Quantcast
Channel: Deichmans musikkblogg
Viewing all 2637 articles
Browse latest View live

Ivaylo – lengselsfull og variert deep house

$
0
0

– Jeg hadde dårlig samvittighet overfor låtene mine, og så på dem som forlatte og ensomme. Selv har jeg ofte følt meg ensom med lydbildet jeg har i hodet mitt. På den måten dukket navnet «Ensom Kraft» opp, forklarer Ivaylo Kolev, som er aktuell med nettopp albumet «Ensom Kraft» på Full Pupp, og som ellers også kan oppleves titt og ofte live som resident DJ på Jaeger når det ikke er unntakstilstand i klubbverden.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Jeremy Olander (front), Tsvetan Nastev

Ivaylos «Ensom kraft» er en lang ferd med ulike scenarioer og atmosfærer, som gir rom for mange ulike følelser. Hektisk og pulserende, tilbakeholdent og raffinert. Space disco, kosmisk sløye jazzabeat, deep house eller tung dub er fellestrekkene, uansett er det levende med hypnotisk tiltrekningskraft, rik instrumentering og mangfoldig uttrykk.

Bli kjent med house maestro Ivaylo Kolev, som her snakker om egen musikkinteresse, klubbscenen under Covid-19 og samarbeidet med Prins Thomas både på plata og  labelen Full Pupp.

Når og hvordan startet din interesse for musikk og klubbmusikk i særdeleshet? Hva var det som gjorde at du etter hvert fikk lyst til selv å DJ-e og produsere egen musikk?

Interesse for musikk har jeg hatt så lenge jeg kan huske. Det har alltid vært en del av meg, uansett i hvilket livsperiode vi snakker om. Klubbmusikk ble jeg interessert i en gang tidlig på 1990 tallet. Etter å ha spilt trommer her og der, fikk jeg høre ett sett med  LTJ Bukem (min helt gjennom alle tider ) og det tror jeg var min bro mellom all jazz og soul, som jeg hørte på den tiden i kombinasjon med min tidligere interesse for rock (lol) – drum and bass var grunnen til at jeg vendte meg mot klubbmusikk!

Når det kommer til DJ’ing, begynte det lenge før jeg ble interessert i klubbmusikk. Jeg vokste opp i det kommunistiske Bulgaria på 1980- og 1990-tallet, den gang hadde vi ikke tilgang til så mye informasjon eller mulighet for å lytte til noe annet enn det som ble foreslått av regjeringen – det var faktisk ulovlig å lytte til  fremmed «vestlig musikk». Faren min pleide å jobbe på fraktebåter på 1980-tallet, og reiste verden rundt og klarte han alltid å  «smugle» med seg noen plater hjem; for det meste rock and roll og disco :-).

Hver sommerferie pleide jeg å reise til besteforeldrene mine sin gård i en liten landsby, og i 1989 (da jeg var 15 år ) spilte jeg inn det meste av musikken på kassetter jeg hadde fra faren min, og tok de med meg på sommerferie. Det var en liten lokal bar i landsbyen med et dansegulv og et anstendig lydsystem. Da jeg spurte dem om de ville at jeg skulle være deres discjokey for sommeren, ettersom jeg hadde musikk som ingen andre hadde (i landsbyen), lot de meg spille! Jeg brukte en uke på å skrive ned alle låttitler og låtenes lengde i en liten notatbok, slik at jeg kunne endre volum-fadere på den doble kassettspilleren de hadde. Jeg spilte der hver helg hele sommeren 1989. Det endret mitt liv! Slik begynte jeg for første gang i livet mitt å føle effekten av dansegulvet.

Ivaylo. Foto: Tsvetan Nastev.

Har du også selv spilt i band eller opptrådt som artist med tradisjonelle instrumenter? I så fall når? Og hvordan var det og hva var det som gjorde at du foretrakk å produsere og jobbe med elektronisk musikk?

Jeg spilte «Tupan» – det er en stor trommel som bæres over skulderen og som slås med en beater («Kiyak») på den ene siden og en tynn pinne («Vidjer») på den andre –  et veldig tradisjonelltinstrument – på ungdomsskolen og gjorde en god del konserter sammen med skoleorkestre i en femårsperiode. Da spilte vi kun bulgarsk folkemusikk. Noe som festet seg i mitt DNA!

Som du kanskje vet, er bulgarsk folkemusikk  kjent for sine asymmetriske rytmer der beatgrid ikke er delt i jevne slag, men i kombinasjoner av korte (2 metriske enheter) og lange (3 metriske enheter) beats, som tilsvarer dansernes korte og lange trinn.

Musikkproduksjon begynte jeg med i tidlig på 2000-taltet, og det var kombinasjonen av min interesse for  musikk og DJ’ing som satte meg i gang. Jeg følte rett og slett et behov for å skrive ned mine egne ideer og soundet som jeg så for meg.

Hvilket forhold har du selv til dansing og klubbing?

Jeg har alltid danset. Mange gode venner var DJ’er og mye eldre enn meg, så jeg hadde ofte mulighet til å snike meg inn sammen med dem på (la oss ikke kalle det klubb) utestedene hvor de spilte på 1990 tallet. Det var ikke før i 1997 at mine venner åpnet den første klubben for elektronisk musikk i min hjemby Varna, kalt «Comics». Dette må være den viktigste tiden i livet mitt, da ble jeg involvert som booker til klubben og resident-Dj (fast hus-Dj). Jeg fikk da sjansen til å møte mange fantastiske artister og skaffet meg venner for livet! Å bli introdusert for og jobbe med amerikanske house-musikkskapere på den tiden, var virkelig en portåpner – resten er historie.

Det var på den tiden jeg først opplevde klubbing!

Hva var det som brakte deg til Norge og hva er den største forskjellen på musikkmiljøet og klubbmiljøet her kontra det du har opplevd andre steder? Hva er bra og mindre bra?

Jeg kom først til Norge i 1992 for å besøke min kusine, som hadde giftet seg i Ålesund. Det var da jeg følte en slags tilknytning til Norden. Senere i 1996 fikk jeg studieplass på Sunnfjord Folkehøgskule i Førde og gikk der i et år – det var en helt fantastisk tid! Så reiste jeg  hjem etter at skoleåret var slutt,  og kom først tilbake til Norge og Oslo i 2000, og siden har jeg vært her.

I forhold til musikk og klubbmiljø, så ser jeg faktisk ikke noe forskjell fra sted til sted. Over alt er det musikken som samler folk, alle deler de samme følelsene. Det er utrolig betryggende og varmende å vite at man overalt i verden kan føle seg hjemme blant folk som føler musikken på samme måte som en selv. For meg er musikk og klubbmiljø en og samme global ting som vi alle deler og er velkommen til å ta del i.

Hvilke lydkilder, instrumenter eller musikalske verktøy har du benyttet deg av i arbeidet med denne plata?

Jeg har gjennom årene bygget opp en god del egne innspillinger med  trommer og perkusjon, som jeg ofte benytter til mine produksjoner og spesielt på det siste albumet mitt – jeg elsker å programmere perkusjon!

Det er også brukt et gammelt Rhodes piano, som er på Jaeger, den har jeg brukt en god del til å ta opp samples som jeg kan bruke.  Prins Thomas og jeg jobber veldig tett sammen og han er også en stor del av hele albumproduksjonen, du kan tydelig høre live-bassen hans på både «Landing» og «Skandinavis» låtene. En annen ting jeg benyttet meg av er plug-ins, som jeg bruker til min Ableton Live. Jeg er veldig fornøyd med Arturia pakken, den har mange fine synther.

Albumet har fått navnet «Ensom Kraft». Hvorfor det valget og hva du vil artikulere med tittelen?

Mange av låtene på albumet hadde jeg laget allerede for flere år siden, men jeg hadde ikke muligheten til å gi dem ut. Jeg hadde derfor dårlig samvittighet overfor dem, og så på dem som forlatte og ensomme, og selv har jeg ofte følt meg ensom med lydbildet jeg har i hodet mitt.

For meg bærer ethvert musikalsk verk følelser med seg, og er et resultat av en underbygd fantasi, med andre ord en type kraft… på denne måten dukket da navnet «Ensom Kraft» opp.

Hvilken påvirkning har din egen DJ’ing, virksomheten som klubb-booker og etter hvert også label manager hatt på musikken som du selv lager?

Jeg lærer mye hver dag, jeg elsker mennesker og deres ulike fargerike og kreative sider. Men jeg kan ikke si at min DJ’ing eller annen aktivitet jeg jobber med innenfor musikk har stor påvirkning på produksjonene jeg lager. Når jeg sitter å produserer prøver jeg å koble ut fra alt annet, jeg prøver å fokusere kun på det lydbildet jeg vil oppnå der og da.

Hvor mye tid bruker du på å finstille lydbildet eller soundet og hvordan kommer du frem til hvilke klanger du vil ha?

Det er veldig varierende, og jeg har aldri en plan på hvordan lyder skal brukes 🙂 Jeg starter alltid med et enkelt beat og lar tankene slippe inn i hodet mitt. Jeg så nylig på dokumentaren om Quincy Jones og likte veldig godt det han sa – «du lar beaten får puste litt, så det blir plass til Gud å komme inn».

Å finstille lydbildet gjør jeg alltid på slutten, det er en morsom å håndtere alle lydene og lydnivåene på, alt man har brukt til å spille inn en låt – det føles som å roe ned ville hester 🙂

Det er for tiden en større diskusjon om britisk klubbmusikk, om hvorvidt produsenter og DJs er opphengt i et veldig begrenset BPM-spekter. Hvor viktig er tempo eller beat i dansemusikk? Burde produsenter og DJs være mer modige med tanke på å både ta ned og skru opp tempoet eller simpelthen variere mer?

Bare tanken på i hvilken BPM produsenter og DJs skal holde seg i er meget kjedelig og et lite kreativt tema. Musikk handler om en form for  følelser og frihet, både under skapelsen, fremføringen og mottakelsen hos lytteren. Jeg har aldri latt meg begrense, og anbefaler på det sterkeste unge produsenter og DJs om å være 100% seg selv og ikke la «business-trendy-egotrip»-modellen påvirke måten de skriver eller spiller musikk. Når folk gjør det, blir kreativitet og ekte følelser byttet ut mot noe uekte.

Hvor mye preges din musikk av utgivelsesformatet? Er det stor forskjell på å lage en «12» singel og et album i den musikalske tilnærmingen?

For meg er den eneste forskjellen tiden man får til å fortelle noe gjennom musikken.

Å gi ut en singel setter automatisk et mindre spekter og medfører en mer konsentrert beskjed, med albumutgivelse derimot får man muligheten til å fortelle mer og ta med lytteren på en reise. Album krever at en maler et større musikalsk bilde og en større form av bevegelse.

Platen din viser stor musikalsk spennvidde og innbefatter en rekke ulike stemninger og uttrykk. Fortell om din interesse for ulike former for musikalske uttrykk og hvordan det kommer til uttrykk her.

Som tidligere nevnt ovenfor, har jeg vokst opp og vært omringet med et veldig bredt spekter av musikk og min interesse har aldri vært begrenset til en bestemt sjanger. Det fine med housemusikk, er at man under samme tak (house beat) kan uttrykke mye forskjellige, som ikke nødvendigvis kommer fra housemusikk! Jeg vil si at både jazz- og drum and bass interessen min går hånd i hånd med rock- og klassisk musikk innflytelsen jeg har fått gjennom årene.

Ulikt mitt første album «Gemini Streamology», hvor jeg var mer undergrunnsorientert, er «Ensom Kraft» et album som er fylt  av mer musikalske og lyse nyanser, basert på min over 20 år lange reise i klubbverden og de forskjellige «sounds» jeg har vært (er) interessert i.

«Ensom Kraft» er et oppsummert (i mitt hode hvertfall… lol) en historie om min reise hjemmefra til mitt nye hjem i Norge, og samtidig alt musikalsk som har skjedd meg i løpet av den tiden.

Du har samarbeidet med Prins Thomas på dette albumet. Fortell  om det samarbeidet og hva han har bidratt med. Er det andre som også har bidratt musikalsk eller har du gjort alene i studio?

Ja, Prins Thomas har en veldig stor del av hele prosessen. Ikke bare det at vi jobber sammen, men er vi også gode venner, det gjorde alt mye lettere og naturlig. Som tidligere nevnt, Prins Thomas spilte  bass på 2 av låtene og la på noen av synthene. Det mest befriende for meg i hele prosessen var at Thomas finstilte alt, hadde det ikke vært for ham så tror jeg hele albumet ville ha blitt helt annerledes!

Jeg har ikke brukt andre på albumet, alle låtene spilte jeg i studio mitt og senere sluttførte jeg det med Prins Thomas.

Hvilke stiler og produksjonsteknikker eller artister gir deg inspirasjon om dagen?

Prins Thomas.

******

Ivaylo. Foto: Tsvetan Nastev.

Her er noen stikkord som jeg vil at du skal si litt om ditt forhold til og i hvilken grad de er relevante for artisten Ivaylo og/eller albumet «Ensom Kraft».

Deep house

Min måte å forstå å leve livet på. Har sagt det før i noen intervjuer, jeg mener «deep house» er mer en måte å tenke på og hvilket syn man har på livet generelt.

Bruk av organiske instrumenter

Alltid – blir ikke noe sjel uten!

Jazz

Min første og mest sannsynlig siste kjærlighet! Hadde det ikke vært for jazz, hadde jeg aldri kunne føle og se musikk på den brede måten jeg gjør nå.

Disco / Space disco / Oslo disco

Når jeg liker det, så liker jeg det virkelig! Det er noe med Oslo disco som alltid får meg til å føle meg hjemme!

Retrofuturisme

Jeg liker å tenke «her og nå»!

Melodi

Livet er melodi.

Vokal og dansemusikk

Riktig vokal og innhold i tekst, ja, men ellers mindre vokal og mer musikk. Synes vokal burde brukes mer som et ekstra instrument enn som hovedingrediensen i en låt.

Comics i Varna / klubbbakgrunnen fra Bulgaria

Mitt fødested! Det går ikke en dag uten at  jeg har Comics i tankene mine. Tiden jeg jobbet på Comics var kanskje den viktigste lærdommen jeg kunne få i danse/klubb-musikk. Ikke minst den største åpningen mot verden for meg, hvor jeg fikk muligheten å få treffe så utrolig mange, som ble venner for livet og kollegaer!

Full Pupp

Kraftmaskin! Full Pupp er endret livet mitt, det var like før jeg hadde mistet motivasjonen til å lage musikk da Prins Thomas inviterte meg til å lage en 12» for labelen.

Det er sprøtt å tenke på at 2 år senere er jeg label manager for den samme labelen som tok meg ut av en lang «kunstnerisk depresjon»!

Bogota Records

Min lekeplass hvor jeg inviterer andre barn til å være med å leke 🙂

Kwench

Support dine venner!

Cassy, som driver Kwench, er god venn og vi har alltid hatt veldig lik forståelse av musikk og livet generelt. Det føltes veldig naturlig da hun spurte meg å skrive musikk for Kwench, hvor jeg kunne uttrykke meg fritt med house vibber, som både hun og jeg liker.

Jaeger

Enestående!

Jaeger har mer eller mindre blitt mitt andre hjem. Offisielt er jeg artist host, booking assistent og resident med Jaeger Mix-seriene, som vi har holdt på med en stund nå, uoffisielt er jeg potet 🙂 Det har vært en lang reise full av  mye moro, mange utfordringer og et hav av musikalsk inspirasjon!

Jeg er veldig stolt av alt som vi har klart å oppnå sammen, hele gjengen på Jaeger, og ser fram til nye tider etter Covid-19 🙂

Hvilket forhold har du til ulike musikkformater, f.eks. «7»,«12», album og digital wav, mp3 o.l. Er du selv opptatt av fysisk format i forbindelse med DJ-ingen eller egen lytting? Eller er formatet uvesentlig for musikkopplevelsen? Hva egner seg best for klubbspilling og til hjemmelytting?

Musikk er musikk, i hvilken format den kommer har virkelig ikke så stor betydning for meg i dag i år 2020! Det jeg savner mest med vinyl (7»/12») er kunstverket på coveret.

Når  jeg DJ-er liker jeg best det digitale formatet, siden det gir meg mye flere tekniske muligheter. Jeg liker å omarrangere (nesten) alt av musikk jeg spiller ute, og det å kunne gjøre det på 1-2-3 før spillejobb er fantastisk. Ikke minst det å ha 3-4 spillere åpner en helt annet og bredere spekter av musikalsk innhold i løpet av en klubbkveld!

Hjemmelytting kan være begge deler, men det går nok mest via det digitale formatet der også 🙂

Hvordan har nedstengningen av samfunnet og Covid-19 tiltakene påvirket dansescenen og klubbene? Hvordan har det vært å DJ-e på klubbkvelder med de nye restriksjonene?

Folk får ikke oppleve å være på dansegulvet sammen – det sier i grunnen alt.

Jeg har hatt 2 spillejobber siden Covid-19 tiltakene, det er alltid fantastisk og kunne dele musikk med andre og spille for folk. Personlig har jeg det like fint og blir like engasjert enten jeg spiller i en mer avslappende, tilbakelent atmosfære eller i full rave-modus. Om man kan se gjennom de grå i Covid-19 tiltakene og se på de positive nyansene, en ting er hvertfall fint – folk har fått ro til å høre og føle mer musikk som de ellers ikke har tatt seg tid til 🙂
Jeg synes at Oslo klarer seg bra gjennom denne tunge perioden, og det takket være alle de trofaste musikkelskerne, klubbpersonale og artistene.  Det er tungt for alle, men når vi er sammen blir alt lettere! Kultur er det som definere oss som samfunn, og jeg er mer enn glad for å ha fått muligheten til å bidra med det lille jeg kunne.

 

Ivaylo – Ensom Kraft

 

 

Ivaylo er ute med EP-en «After Detroit» sammen med Jeric på hans egen label Bogota 9.november.

 

Sjekk relaterte under, husk forresten å klikke på «Last inn mer» for å sjekke flere.

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog


Videopremiere: Quarter Wolf –«Dumbass Utd.»

$
0
0

Vi har skrytt av Quarter Wolf mange ganger, og det skal vi jammen fortsette med, for nå er duoen ute med video til «Dumbass Utd.», fra den forrykende plata «DIY», som kom i fjor. Låta og videoen er et oppgitt sukk over over tilstandene rundt om i verden. Premiere!

Av: Victor Josefsen / Foto: Eirik Aspaas

Den intense og drivende rårockeren «Dumbass Utd.», som vi kjører videopremiere på, fra Quarter Wolfs heftige fjorårsplate «DIY, er duoen Marius Kromvolls og Paul Daniels rå og oppriktig talt forbanna statement til hvor skakkjørt alt ser ut til å være i 2020.

 

Marius Kromvoll i Quarter Wolf forteller:

– Quarter Wolf er ikke akkurat noe utprega politisk band til vanlig – men så lever vi heller ikke i utprega normale tider …

– «Dumbass Utd.» ble i sin tid skrevet som et oppgitt sukk over hvor jævlig skakkjørt alt plutselig så ut til å være i 2016. Brexit, Trump, og annet som vel er i ferd med å fortrenges. Trudde vel den gang at «NÅ kan det vel for faen ikke bli verre!». Håhåhå.
Klassisk «Hold my beer»/ «Famous last words»-situasjon …

– Vi er jo som de fleste andre med snev av anstendighet mildt sagt oppgitt over tilstandene rundt om i verden, i stigende grad på andre sia av Atlanteren. Jeg har sjøl gode venner der som virkelig kjenner faenskapen på kroppen der borte, og er oppriktig talt forbanna.

– Og hver gang Paul og jeg spiller denne på øvingslokalet, kommer vi inn på at låta bare blir mer og mer relevant.

– Frieri til militser og rasister, abortmotstandere som er «pro life», men ikke har problemer med at barn låses i bur, pandemifornektelse, etc., etc. …

 

 

Her er teksten – skrevet fra perspektivet til en klassisk MAGA-fucker (Marius Kromvoll):

Honey baby, have you heard the news? We were right all along!
Cause I found this here genious, who proved those know I all’s wrong.
Now we can keep on going, exactly like we would. No care for weekness. Not like those lefties would …

Together we stand – Dumbass Utd.
Hear our battle cries – Dumbass Utd.
Following blind – Dumbass Utd.
Who will draw the line – Dumbass Utd.

Now I know my rights in my democracy. And your left wing consopiracies!
Luck would have me born right here. And I’ll be damned if I’ll share.
Never question our leaders. Cause why would they deceive us?
They’re born to a fortune they deserve …

 

 

Quarter Wolf – Polish Prototype (Ferske spor uke 18/2020)

Quarter Wolf – Shitfaced and on Fire (Ferske spor uke 11/2020)

Quarter Wolf – Rise & Fall og Dumbass Utd. (Ferske spor uke 14/2019)

Quarter Wolf – Midnight in Oslo (Ferske spor uke 8/2019)

Quarter Wolf – Shut the Fuck up and Play (Ferske spor uke 44/2018)

 

Grattis til White Trash Blues band aka WTTB og The Willhemsen for rå online-konsert, med fin-finkameraføring av Marius Kromvoll fra Quarter Wolf. Her er en ny dose med hardbarket, drivende rock med slick coolnes fra splitt-LP’en sammen Quarter Wolf.

 

Under relaterte saker har vi  tatt med flere Quarter Wolf-skriverier, husk å trykke på «Last inn mer» for å se flere.

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Virkelig – 5 om bøker og musikk

$
0
0

Bodø-gruppa Virkelig er ute med albumet «Lengsel blir til gjemsel», et album med fokus på de gode melodiene. Det har de flust av i låtmaterialet sitt. Og tekstene er gode. I dag er Sondre Lund Johansen og Tobias Aamodt i Virkelig gjester i vår spalte ‘5 om bøker og musikk’.

Av: Victor Josefsen / Foto: Marcus Ottesen

 

1. Hva er det siste du leste?

– «Morgenstjernen» av Karl Ove Knausgård. (Sondre)

 

 

2. Hvilken bok ville du laget soundtracket til, og hvorfor? Hvordan skulle det vært?

 

«Tredje person entall» av Vigdis Hjorth. Den forener kombinasjonen av de enkle, trivielle tingene i livet med større eksistensielle spørsmål. Iblant er litteratur og musikk aller mest virkningsfullt når det ikke skriker til deg, men står støtt på egne bein, og kombinasjonen av disse dimensjonene føles veldig givende å lage musikk til. Det hadde blitt en eksplosiv rocke-skive med tragikomiske hanker. (Tobias)

 

 

3. Hva er din favorittbok?

Første bok i «Min kamp»-serien av Karl Ove Knausgård. (Tobias)

 

 

 

4. Hva er ditt favorittalbum?

Det må bli et album av The National – kanskje «Boxer«. Helt fantastisk energi og nerve, kombinert med knallgode låter. Låter litt skranglete, men samtidig veldig målrettet. «Put a little something in that lemonade?». (Sondre)

 

 

 

 

5. Hvis du skulle startet et band med en forfatter, hvilken ville det vært?

Foto: Stephen Butkus / Kolon Forlag
Foto: Stephen Butkus / Kolon forlag

Det måtte blitt med Ingvild Lothe, og hun hadde spilt bass. (Tobias)

 

Virkelig – Lengsel blir til gjemsel

 

Sjekk:

Virkelig – Identitesløse menn (Ferske spor uke 43/2020)

Øya 2018 – Virkelig

5 plater som har inspirert Tobias Aamodt i Virkelig

 

Sjekk også:

5 om bøker og musikk

Under relaterte saker har vi bare tatt med noen av de siste utgavene av ‘5 om bøker og musikk’, så klikk på lenken over over for å sjekke alle.

 

Her kan du søke etter og låne bl.a. musikk, noter, DVD’er og filmer i Deichmans katalog

Silja Sol – sprudlende synthpop og ettertenksomme ballader

$
0
0

– Bergen yrer av spennende mennesker og kultur. Jeg har absolutt mye å takke byen for. Det er et eventyr å være en del av alt som skjer her, forteller Silja Sol Dyngeland. Hun er selv også en viktig del av dette både som medlem i bandet til Aurora hvor hun korer og spiller keyboard og på egenhånd hvor hun er aktuell med albumet «På Ekte» og singelen «Løse Tråder». Albumet er utgitt på fysisk format på Apollon Records.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Øystein Haara

Silja Sol leverer fengende popmusikk med finurlige tekster som man kan danse til. Energisk og sprudlende majestetisk synthpop og mer ettertenksomme ballader. Inderlig, underlig og med en følsom nerve. Man kan ta og føle på de fine tekstene levert på Bergensdialekt. Der musikken er upbeat kan ordene mange ganger anta en mer melankolsk karakter, men også myk og sensuell der hun tar for seg forhold og sjekking av mange forskjellige typer.

30-åringen gir oss her innblikk i hvordan hun arbeider i studio, hva som har endret seg siden sist og forteller oss om musikk som har beveget henne.

Hvem er Silja Sol Dyngeland som person og musiker?

– Som person er jeg humørfylt, nysgjerrig, søkende. Jeg liker å pushe grensene mine og det kan man gjerne høre i musikken. Jeg liker å teste sjangerkrysninger, ulike musikalske uttrykk og skriver basert på humør og stemninger, fremfor å prøve å passe inn i en boks.

Hvordan fikk du tilnavnet Sol og hva tenker du rundt det?

– Mine foreldre kalte meg Sol da jeg var nyfødt, men landet på Silja da de navnga meg. Jeg likte Sol veldig godt da de fortalte meg den historien, så jeg tok navnet da jeg ble myndig. I stedet for tattis. Jeg har faktisk ingen tattiser.

Hvordan oppdaget du musikk og hva var det som gjorde deg lidenskapelig opptatt av den?

– Jeg vokste opp i et musikerhjem med far som pianist og mor som sanger. Det var alltid mye musikk i hjemmet, og jeg har alltid likt å synge. Musikk har alltid vært en trygg sone hvor jeg kan uttrykke meg og føle, og det er naturlig for meg å drive med musikk på en eller annen måte, det er en stor del av meg og hvem jeg er.

Når begynte du å spille og skrive egne tekster?

– Jeg spilte mye piano fra skolealder og lærte meg gitar da jeg var rundt 15 år. Så begynte jeg å skrive egne låter da jeg var 16. Jeg drodlet mye, både dikt og småting før jeg turte å ta det ut i egne låter, og har alltid vært veldig glad i språk, både bokmål og nynorsk.

Når skjønte du at det var dette som du hadde lyst til å drive med?

– Det har bare alltid vært sånn. Livet er mye bedre med musikk.

Du har, som du nevnte, vokst opp med en far som er pianist og kantor og en mor som synger. Hvilken rolle har familien spilt i din egen musikalske tilblivelse?

– Det at musikk har vært en så stor del av hverdagen helt fra starten, har nok hatt mye å si. Mine foreldre brukte mye tid sammen med oss, og det var mye rim, dikt, lek og musikk i oppveksten.

Hvordan fant du din egen sangstemme?

– Jeg er ikke sikker, men jeg elsket opera da jeg var liten. Det var så stas å få sitte oppe å se på konserter og opera på Hovedscenen med mamma og pappa da jeg var liten. Jeg sang til Mozart sin «Tryllefløyten», hørte på «Nattens dronning»-arien på repeat, og sang den visstnok ganske bra som 5-åring. Pappa kompet på piano. Jeg sang nok før jeg lærte å snakke.

Hva var det som gjorde at du ville uttrykke deg gjennom tekst og musikk?

– Jeg var veldig glad i å synge som 12-åring, da begynte jeg å ta sangtimer og bygget opp et repertoar. Jeg tror det bare ble naturlig etter hvert, å skrive egne ting. Jeg syns av og til det er vanskelig å sette ord på følelser, så da er jo musikken et ekstra nivå å formidle stemninger og humør i.

Hva er den største forskjellen på den Silja Sol som platedebuterte i 2014 med «På Hjertet», fortsatte med «Væremeh» i 2016 og «Ni Liv» i 2017 og Silja Sol i 2020 med tanke på musikalsk tilnærming?

– Man hører nok at jeg kastet meg mer ut i det på de første platene. Lekent og impulsivt og mer indie. De to siste platene er nok mer helhetlig gjennomtenkt, og beveger seg mer i pop-landskapet enn de to første platene.

Du har hva jeg har forstått, og kan lese på albumet, nesten utelukkende spilt alt av musikk selv. Hvorfor det valget og hvilke instrumenter og lydkilder har du brukt?

– De to første platene ble produsert av Kato Ådland. Jeg skrev alle sangene selv ved hjelp av eget gitarkomp, og så hjalp Kato å arrangere og produsere i studio. Der spilte jeg mange instrumenter for første gang, som bass, trommer og noen gitarsoloer. Kato spilte også en del, og Einar Olsson la det meste av trommer. Det var en veldig gøy tid da alt var nytt og spennende, og Kato har vært en enorm inspirasjon, og en solid mentor i utviklingen min.

Du har jobbet tett sammen med co-writer Fredrik Vogtsborg om låtene på «Ni Liv» og «På ekte». Hvordan har dere jobbet sammen og hva tilførte han til musikken din i denne fasen?

– Samarbeidet med Fredrik startet med at han hadde noen instrumental-skisser som han ville vise. Jeg digget de, og begynte å plukke ut et par jeg følte litt ekstra. Samarbeidet er basert på hans instrumentaler, hvor jeg har kommet med forslag til melodi og tekst. Han tilfører jo mye til sounden, det er blitt mer elektronisk, leken, indie-pop i det musikalske uttrykket. Vi ferdigstilte låtene i studio sammen med Anders Bjelland som har mikset låtene.

Hvordan kommer du frem til hvilke arrangement og tempo som kler den enkelte låten?

– Det spørs litt på hvordan jeg skriver. Begynner det med meg og gitaren, er det ofte spennende å gå sammen med en produsent og «kle på låtene» i studio. Da tester vi litt ulike ting, ser hvilken retning hver enkelt låt kan gå i, og har det mye gøy i prosessen. Når jeg skriver sammen med en produsent, er det ofte basert på en stemning i instrumentaler, så da prøver jeg å finne melodilinjer og tekster som kan samarbeide med det musikalske landskapet som allerede er der. Altså litt motsatt av når jeg skriver alene med gitaren, hvor melodi og tekst er det første utgangspunktet.

Kan du fortelle litt mer om valget av din musikalske samarbeidspartner på «På Ekte»-albumet, hva som er hans styrke og hva han har bidratt med i denne sammenhengen?

– Fredrik Vogsborg er en kreativ sjel, og det som kjennetegner mye av det vi har laget sammen, er nok lekne synther, kule beats og fine akkordrekker. Han har liksom sin egen lyd. Jeg syns det er veldig fint og inspirerende.

Hvilken påvirkning har det å være med i bandet til Aurora hatt på din egen musikk?

– Jeg finner mye inspirasjon i reisene våre. Turnering og å spille for folk over alt, gir meg mye. Så jeg har nok blitt et rikere menneske, med mange stemninger jeg vil dele. Jeg har også mer roen, både på scenen, og teknisk. Jeg har lært veldig mye

Hva er et godt refreng for deg og hva er en god melodilinje?

– Det handler nok om helheten i låten for min del. Men en god melodi er jo ofte når musikk og tekst leker fint sammen i et humør. Refreng er jeg ikke så opptatt av, noen av låtene mine er skrevet mer som viser, med mange vers. Men et godt refreng er gjerne når man føler et sug i magen og bare wow. Den diggeste følelsen.

Er du glad i å danse? Hvor viktig er det at dine låter skal passe inn på dansegulvet også?

-Jeg elsker å danse. Jeg danser alt for lite. Jeg er mer en melankoliker enn en lystig løve, men jeg har et par lure låter som funker på gulvet også vil jeg si.

Du uttrykker deg i dine tekster på dialekt/norsk. Hvorfor har du valgt det?

– Jeg begynte så vidt å skrive på engelsk helt i starten. Det var noe med distansen som var trygt, men jeg innså jo at jeg hadde mer å melde ved å bruke mitt daglige språk, så slapp jeg også å søke opp alle ord, og lure på hvem jeg var på engelsk. Det er takket være Kato Ådland, som fanget opp at jeg hadde noen skisser på norsk da vi spilte inn et par engelske låter, at jeg gikk for norsk.

Albumet har fått tittelen «På ekte». Hvorfor det valget og hva du vil si med det?

– Jeg ville litt mer inn i meg selv på denne platen. Jeg deler mye fra innsiden, så jeg følte «På ekte» ble en fin oppsummering av det hele.

 

 

Øystein Grutle Haara har tatt nærbildene som preger plateomslaget, et frontbilde med en slags lys eller malingsmarkering av magnetfelter og et røntgenbilde portrett på baksiden. Hva du ønsker å uttrykke med denne aura- eller karmavisjonen?

– Bildene til plateomslaget er dekket av MR av hodet mitt. Jeg syns det var en kul effekt når jeg likevel deler så mye annet fra innsiden. Stine Malene Foss Berg har stått for artwork av Øystein sine bilder.

«På ekte» har blitt produsert av tidligere nevnte Fredrik Vogsborg (Casiokids, The Megaphonic Thrift, Young Dreams). Når begynte dere å samarbeide?

– Fredrik begynte i bandet mitt i 2015, og er en enormt musikalsk type. Samarbeidet startet med «Ni Liv» og det var en lek å jobbe med instrumentalene hans. En veldig inspirerende måte å jobbe på for meg, etter å ha skrevet mye alene med gitaren tidligere. Det var veldig naturlig å fortsette samarbeidet med en en oppfølger, og siden han også spiller i bandet til Aurora, kunne jeg ta med meg instrumentaler på reise og skrive litt innimellom når det var tid. På fly og i turnébussen og sånt. Så det passet veldig fint.

Her er noen stikkord som jeg vil at du skal reflektere litt rundt og si hvordan de preger «På Ekte» og Silja Sol som artist.

Synthpop

Hører mye på det, og det er også veldig til stede i den siste musikken min.

Popmusikk

Deilig, har hørt mye på pop for å finne inspirasjon i låtstrukturer og innhold.

Ordlek

Viktig, noe jeg bruker mye når jeg drodler og som også ofte blir med videre i tekstene mine.

Mykhet

Mmmmmm, det trenger alle!

Intuisjon

Hyppig brukt i livet generelt.

Annie

Stemningsfullt, inspirerende.

Melankoli

Veldig til stede i meg og i musikken min.

Ballader

Veldig typisk Silja med en liten ballade i ny og ne.

Diksjon

Hva kan man si, bergensk er ikke bare, bare å synge på. Diksjon er viktig og er veldig til stede i tekstene mine.

Fremføring

Elsker å spille konserter. På «Ni liv» og «På ekte» har jeg lagt vekk gitaren litt for å fokusere på formidling og vokal i det mer elektroniske lydbildet.

Du har fått støttet fra Bergen kommune og Kulturrådet. Hvor viktig har slike instanser blitt for norske musikere i dag for å kunne slippe album?

– For en liten indieartist har det ofte alt å si for om prosjekter kan gjennomføres. Jeg er evig takknemlig for at Norge har så gode støtteordninger for å ivareta mangfold. Kunst og kultur er ekstremt viktig for samhold og identitetsfølelse.

Det første albumet «På Hjertet» ble nominert til en Spellemannpris. Hva betød det for dine muligheter til å nå ut med musikken din?

– Det var helt utrolig stas og veldig uventet. Det var jo en bekreftelse på en måte, ga meg troen på at dette var noe jeg kunne fortsette med. At det var plass til musikken min i verden.

Albumet er spilt inn i Studio Broen. Fortell om rommet og hvordan det har formet lydbildet på platen.

– Det er et veldig behagelig studio, og jeg kunne slappe av og ferdigstille låtene der i en avslappet atmosfære.

Jørgen Træen har mastret albumet. Hvorfor valget du han og hvor viktig anser du denne delen av arbeidet med en plate for å være? Hva har han tilført til innspillingene?

– Han leverer hver gang, så det var ikke et vanskelig valg. Han hadde gjort en del av platene mine, og får frem balansen fint i musikken min. Mastring er jo siste ledd i ferdigstillingen, så det er viktig at det blir bra.

Du har valgt å gi ut på Apollon Records denne gangen etter å ha gitt ut de tre første på Eget Selskap. Hvorfor valgte du det og hva er ditt forhold til Apollon?

– Nå som jeg har eget label, SOL, og Apollon ville trykke fysisk, så var det et veldig naturlig valg. Jeg elsker platebaren, den tilfører så mye til byen. Jeg liker det de står for.

Du slapp låten «Løse tråder» 28. september hvor du har samarbeidet med Erlend Mokkelbost og Ivan Blomqvist. Hvordan var det samarbeidet?

– Dette er starten på min 5. plate. Jeg og Erlend møttes i starten av 2018 og begynte et samarbeid. Jeg har turnert mye siden da, så vi har skrevet sporadisk sammen i ledige lommer. Ivan er av og til med å legger litt keys, hjelper oss å arrangere litt. Jeg hadde ikke tenkt å slippe mer nytt i år, men denne låten er den første vi skrev sammen, og den betyr noe ekstra for meg.

Låten har også en veldig personlig tekst og ble sluppet på det som skulle vært din mors 55-årsdag. Fortell om tekstens bakgrunn og hva du ønsker å si gjennom den.

– Jeg har dedikert «Løse tråder» til min mor Barbro, som gikk bort i mai i år. Den ble sluppet på det som skulle vært 55-års dagen hennes, ganske enkelt fordi hun fikk høre den før hun ble syk og likte den så godt. Da føltes det viktig og riktig for meg å gi den ut på dagen hennes. Låten er selvreflekterende og hun kjente meg så godt, så det er så fint at den traff henne.

Hvordan har du blitt rammet av nedstengningen av samfunnet og Covid-19-tiltakene?

– Alt har jo blitt avlyst. Jeg skulle turnert med den nye platen, og hadde en del Silja-jobber i år. Det er jo veldig synd at alt stopper opp og blir så usikkert. Jeg har hatt det veldig tungt også med sorgen. Jeg fokuserer på å skrive på den 5.platen og har heldigvis et par små-konserter innimellom. Men det er ubehagelig med så mye usikkerhet. Bransjen min er i utgangspunktet veldig «berg og dalbanete», så jeg er jo heldigvis ganske tilpasningsdyktig og løsningsorientert.

Du har gjort flere strømmekonserter i denne spesielle tiden. Hvordan har du opplevd den biten?

– Det har vært fint å kunne gjøre noe, selv om man ikke kan samle folk i et rom. Men det kan ikke sammenlignes med «ekte» konserter. Jeg gleder meg veldig til å spille skikkelige konserter med folk i rommet igjen.

Hvor viktig er det med å opptre for et publikum for deg og hvordan har du opplevd savnet av det?

– Det å ha publikum med i rommet er veldig viktig. Man samarbeider på en fin måte, og får utrolig mye bra energi av å spille for folk, publikum gir mye. Fjoråret var hektisk, jeg har telt over 200 reisedager, så da det roet ned var det egentlig litt ok. Jeg trengte å puste litt. Men nå begynner jeg å bli rastløs. Jeg håper ting blir normalt igjen snart.

Hvilken betydning har musikkmiljøet i Bergen hatt for deg og hvilke nye bergensartister bør vi sjekke ut?

– Bergen yrer av spennende mennesker og kultur. Jeg har absolutt mye å takke byen for. Det er et eventyr å være en del av alt som skjer her. Jeg er ikke helt oppdatert på alt det nyeste som beveger seg her nå, siden det har vært så stille under covid-nedstengningen.

 

Kan du til slutt velge fem låter som har vært til inspirasjon for deg som tekstforfatter og fem sanger som har gitt deg musikalsk input i forhold til egen musikk og si litt om kvalitetene som du ser i disse.

Case of You – Joni Mitchell

Første låt jeg lærte meg skikkelig på gitar. Joni Mitchell er en ren inspirasjon i låtskriving og akkorder, tunings og formidling. Det er så mye fint og ekte her.

The Moon Is a Harsh Mistress – Radka Toneff

Formidlignsevnen her er unik. Det er så utrolig fin nerve og tilstedeværelse i samspillet mellom Toneff og Dobrogosz. Mesterverk. Ren inspirasjon.

My body Is a Cage – Arcade Fire

En låt med en mektig oppbygging, utrolig fin melodilinje og tekst. Veldig melankolsk, perfekt for meg. Slår meg i magen hver gang.

Bris – Kaizers Orchestra

Kaizers var veldig viktig for meg. Det er så mange rare historier her, og så liker jeg så godt de norske tekstene. Det var inspirasjon for meg, og hjalp meg å tørre å finne min stemme på norsk.

En natt forbi – Jan Eggum

Også en artist jeg har hørt mye på. Nydelige tekster!

Det Hev Ei Rose Sprungen – Iver Kleive 

Bare ren inspirasjon og meditasjon. Hele «Hyrdenes Tilbedelse» gir en nydelig ro. Jeg liker å høre på den i juletiden.

Norway – Beach House

Har vært med meg lenge, er så fin stemning.

Why would I Let You Go – Sondre Lerche

Kanskje en av de fineste Sondre har gjort. Helt vilt fin låt.

Where Do My Bluebird Fly – The Tallest Man On Earth

Melankolsk og fin låt, elsker melodilinjen og den klimprete gitaren. Hører mye på Tallest Man, Sufjan Stevens, Elliot Smith og Nick Drake. De har alle inspirert meg stort.

The Mess We’re In – PJ Harvey, Thom Yorke

Denne er sykt fin og kanskje litt rar. Den er også melankolsk (bombe), den har noe ubeskrivelig mykt ved seg. Blir lei meg hver gang den er ferdig. Har hørt mye på begge artistene opp igjennom, særlig også Radiohead må jeg nevne.

 

Silja Sol – På ekte

 

Silja Sol – Løse tråder

 

Sjekk relaterte saker under, husk forresten å klikke på «Last inn mer» for å sjekke flere.

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Plateanbefaling: Built to Spill –«Ancient Melodies of the Future»

$
0
0

 

Artist: Built to Spill

 

Album: «Ancient Melodies of the Future» (2001)

 

Plateselskap: Warner Bros. Records

 

5

 

Built to Spills «Ancient Melodies of the Future» (2001) i spann med andre av deres plater, som «Perfect from Now On» (’97) og liveplata (2000), har gått jevnt og trutt i ørene siden de kom ut. Det samme med flere av de andre platene deres. Jeg blir aldri lei dette bandet.

Låtmateriale på «Ancient Melodies of the Future» er kortere enn de lange og dvelende vokse-inn-i-skyene låtene på nevnte «Perfect from Now On». Built To Spill la lista svært så høyt med denne prog/indie sen- nittitallsklassikeren, både for seg selv og andre som sysler i musikkfaget. Og helt til sin fulle rett kommer Built to Spill først når de har store nok rom å puste i, selv om ikke det betyr at plata «Ancient Melodies of the Future» er svak, så langt derifra.

Med den superfengende lett roots-baserte «Fly Around My Pretty Little Miss» viser Built to Spill hvordan enkel, spretten og hektende pop skal låte. Disse folka kan traktere instrumentene sine, og skjuler ikke manglende ferdigheter bak en vegg av sure feedback-skurrende sjarm-gitarer med haltende trommer på slep (selv om det ofte funker det også, altså). Som for å understreke dette, fjerner de like så godt all staffasje i den nydelige singer-songwriter avslutningslåta «The Weather», som  først kun bæres oppe av kassegitar.

Låtene er som sagt kortere på denne plata enn på de tidligere nevnte platene de har gitt ut, og på «Ancient Melodies of the Future» rister Built to Spill rister fortsatt eminente og intense melodi-hymner ut fra ermet. I tillegg  er det nok av dvelende, drivende og melodiøse låter her, som den herlig åpningslåta «Strange»,  og  de maner fram gitarriff og stopp/start-breaks de er mutters alene om i denne verdenen, slik som i den raspende gitarhøvlinga på slutten av «In You Mind».

Andre låter, som for eksempel «Alarmed», var til da  ikke helt daglig kost, der den bygger seg opp på typisk Built to Spill manér, før et sprukkent, sugende syre-orgel avslutter det hele. I tillegg har de usedvanlig velutviklet melodi-fert, pluss at låtene formelig oser av nerve og vitalitet. Built to Spill overbeviser fortsatt med «Ancient Melodies of the Future», noe de har fortsatt med helt til deres siste vanlige plate «Untethered Moon», som kom for 5 år siden.

 

 

Sjekk også:

Built to Spill – Life in Vain (Ferske spor uke 11/2020)

Det gir absolutt mening at Built to Spill gjør et coveralbum av lofi-popgeniet Daniel Johnston. Det er noe med det såre, naive uttrykket i Johnstons låter som kler Built to Spill godt. «Life in Vain» er hentet fra Johnstons mildt sagt solide album «Fun».

 

Built To Spill – Broken Chairs (Ferske spor uke 5/2019)

Den tidligere utsolgte konserten med Built To Spill 11. mai, ble nylig flyttet fra Røverstaden til Rockefeller, og åpnet dermed opp for flere fans som i utgangspunktet var treg på avtrekkeren. De skal spille mesterverket «Keep It Like a Secret» (1999) i sin helhet, og du kan lett regne med en laaang versjon av «Broken Chairs», på livealbumet fra 2000 er den på nærmere 20 minutter!  Det er bare å varme opp med live-versjonen. (Les vår annmeldelse av konserten her).

 

Built To SpillLive (Ukas tips! 2015)

Etter den til dels skuffende There Is No Enemy (2009) gikk Built To Spill i glemmeboken min, helt til 2013, da jeg kjøpte vinylutgaven av Live (i forbindelse med Record Store Day), og ble straks minnet på hvor bra de egentlig var. Låtene er primært hentet fra Perfect from Now On (1997) og Keep it Like a Secret (1999), to av de beste skivene. De drar også noen coverlåter, bl.a. en 20 minutter lang versjon av Neil Youngs Cortez the Killer, med stort hell, faktisk. Den like lange Broken Chairs blir kanskje overkill, uansett, bandet er i storform og leverer et helsikkes trøkk. Jeg vil ha tilbake Built To Spill! Nå!

 

Se flere relaterte saker under.

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker og noter i Deichmans katalog

Videopremiere: Temple in Man –«The Light»

$
0
0

Når høsten og vinteren har slått inn for full kan det passe godt med litt disig indie og bilder av ørkenvandring i varme strøk. Temple in Man gir dere dette på sin nye video «The Light» regissert av Oscar Olsson. Premiere.

Av: Jan-Olav Glette / Foto: Eveline Eliasson

– Jeg synes videoen på en relativt enkel og minimalistisk måte går hånd i hånd med sangens budskap og estetikk. Et ørkenlandskap bringer med seg en viss symbolikk, på samme måte som å gå ut på tur har sin symbolikk. I Temple In Mans estetikk er utforskningen av magi, drøm og virkelighet et viktig aspekt, og jeg tror videoen fanger det. En inspirasjon for videoen var sci-fi-filmer fra 70- og 80-tallet, som for eksempel filmen «Dune», forklarer kunstneren som er Temple in Man og som fortsatt vil være anonym.

Den Stockholm-baserte indieartisten har tidligere sluppet singlene «Reminiscing» og «Blue Skies». «The Light» er første forsmak på det kommende albumet «Spots Of Light», som er ventet i 2021 på Opening Records.

Temple in Man henter inspirasjon i 1960-70s soul og artister som Marvin Gaye og Roy Ayers, men også mer moderne band som Gorillaz og Little Dragon. Resultatet blir en besnærende drømlignende, neopsykedelisk og sjelfull form for indie som vi gjerne hører mer av. Uttrykket er heller ikke så langt unna det som inntil nylig gikk under navnet chillwave.

Videoen er regissert av Oscar Olsson i samarbeid med artist. Oscar Olsson har filmet og den er innspilt i ett sandtak utenfor Stockholm, men kunne like gjerne vært spilt inn i mer fjerntliggende strøk som bandnavnet antyder.

Her kan dere se og høre videoen og dømme selv.

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

I’m Kingfisher – luftig indiefolk

$
0
0

– I 2011 håpet jeg at alle skulle like meg, nå vil jeg lage musikk som føles så sterkt som mulig for meg. Da stod jeg hjemme og ville gjenskape følelsen fra et spillested. Nå sitter jeg på scenen og vil at det skal føles som om jeg sitter på krakken i favorittkroken hjemme på kjøkkenet, flirer Thomas Jonsson, som er albumaktuell med prosjektet I’m Kingfisher med kritikerroste «The Past Has Begun» på Fading Trail Recordings.

Av: Jan-Olav Glette / Foto: Johan Bergmark

«The Past Has Begun» er en inderlig og sentimental musikalsk størrelse utført sparsommelig, men også med finesse med tretten episke fortellinger. Minner, anger og begjær om hverandre. Bittersøt og stemningsfullt med mange fine harmonier og nøysommelig gjennomtenkte strykerpartier. Sistnevnte løfter de luftige låtene. Vi befinner oss innenfor et slags alternativt folk-rockunivers der Magnolia Electric Co., Neil Young og M. Ward kan gi lytterne en peker om lydverdenen. Så er det den sjelfulle tilstedeværelsen da, som gjennomsyrer alt. Låtene og stemmen kan være helt på bristepunktet, men det er alltid ektefølt og under det hele groover bassen mens trommene leker seg polyrytmisk. Når han nå har slupper sin kanskje aller beste plate synes vi det var på tide med en liten prat.

Kan du fortelle de norske leserne som ikke kjenner deg fra før av hvem er I’m Kingfisher er?

Jag är uppvuxen i den lilla bruksorten Grums i Värmland, ganska nära norska gränsen, nu befinner jag mig jämsides med den danska, i Lund. Har på ett eller annat sätt utforskat indie- och folkscenen i nära 20 år nu. 2005 nådde jag min högsta önskan när jag fick spela på SXSW i Austin, sedan har jag bara kört på. Jag har precis släppt mitt sjunde album «The Past Has Begun», därutöver har jag en handfull EPar och singlar bakom mig, samt några album med sidoprojekt. Jag gillar att förlora mig i de små detaljerna.

Når og hvordan oppdaget du musikk og hva var det som gjorde deg så lidenskapelig opptatt av den?

Först genom mina föräldrars vinyler helt klart, de var inte så många, men de var bra. Fats Domino, Little Richard, Elvis, Beatles. Old school rock n roll som fångade mig för fullt, fortfarande är den musiken själva motorn på något sätt. Sen så fortsatte jag öka på egna skivsamlingen, minns i början det mest var av mer 60-tal, Jerry Lee Lewis, Duane Eddy, The Chantals. Beales Sgt Pepper-skiva. Det och mycket filmmusik. Sen klassiskt. Sen punk. Sen indie och folk. Sen allt.

Når begynte du selv å spille og skrive sanger?

Jag var 20 och sökte febrilt efter något som kunde vidga horisonten. Jag hade testat film, jag hade sänt ett radioprogram på lokalradion, jag försökte skriva poesi. Allt funkade, men inget triggade mig helt. Så träffade jag lite på chans ett par musiker när jag pluggade foto/video i skogen, främst min vän Jari, som hade en självlärd grundsyn och trasig indie i kroppen. Han fick in mig på det, och gitarrer fanns redan hemma i mitt föräldrahem. Jag trodde egentligen inte att musiken var en värld som jag hade tillgång till, men insåg då att det bara var att börja. Jag har alltid utvecklats som musiker genom att skriva låtar jag till en början inte klarar av att spela, så vill jag ha det fortfarande.

Hva var det med det å synge og spille gitar som opplevdes spesielt interessant?

Det är nog det att det är så svårt. Det finns så mycket att stångas med, i grunden är allt för jävligt att få till; låtskrivandet, takten, ackordbyten, fraseringarna, synkronisera allting, sortera ljuden i huvudet. Men jag har lätt att komma in i zonen nu, och då händer saker i skallen.

Når fant du ut at det var dette du ville gjøre?

Ögonblickligen. Efter första spelningen på en öppen scen i min uppväxtort Grums 1999. Från början skulle jag läsa dikter, men under tiden från anmälan till showtime lärde jag mig tre ackord på gitarren och försökte tonsätta dem. Och det var som om stämbanden krampade när jag hörde rösten genom högtalarsystemet och fick kämpa mig igenom varenda stavelse. Det gick inte att sjunga ut, det var hemskt och samtidigt var det fantastiskt. Enda gången jag känt ungefär samma fysiska panikreaktion var när jag fick gästsjunga med Magnolia Electric Company i Stockholm 2018. Undrar vad de fick för första intryck av mig egentligen, för jag fick inte fram en ren ton på säkert tio minuter på soundchecket, kallsvettades och harklade innan det släppte.

Har du noen favorittgitar, forsterker eller mikrofon? Er sånne ting viktige for deg?

Jag älskar mina gitarrer, har en fin akustisk Martin, som är rätt sprucken och sliten nu, och en elektrisk Gibson ES-335. Fast den elektriska spelar jag alldeles för lite på. De är bra, gör halva jobbet själva, passar bra när greppbrädan fortfarande är lite av ett mysterium. Stärkare och mikrofoner får gärna vara lite sämre och kantstötta. Älskar dåliga plate-reverb för sången, då kommer jag till min rätt.

Hva er ditt forhold til fiske, kongefiskeren og hvordan kom artistnavnet til?

Tycker I’m Kingfisher låter som en bluesgitarrist som kommer till byn och ställer till kaos, det är något som klingar en massa showmanship och det är något explicit över det. Skrev visserligen en låt om fågeln kungsfiskaren på en av mina tidigare skivor, «Avian». En solitär och en specialist, det kan jag också skriva under på.

Hvorfor valgte du å bytte artistnavn fra Thomas Denver Jonsson til I’m Kingfisher? Hva skiller I’m Kingfisher fra Thomas Denver Jonsson?

Det är lite paradoxalt det här, men Thomas Denver Jonsson var i första hand en bandsatsning och när jag gick solo på riktigt efter flytten till Lund samt när jag blev signad på ett större skivbolag så ville jag ha ett bandnamn. Trött på Thomas Denver Jonsson, som också var ett försök till ett alias, men som inte riktigt fungerade. Jag hade så mycket komplex kring musiken då, så I’m Kingfisher var ett första steg att ställa allt till rätta.

Hvilket forhold har du til John Denver?

Såklart roten till namnet Thomas Denver, även om det var mer känslan av själva namnet än mannen i sig. Men på alla sätt en låtskrivare som varit viktig för mig. Framförallt har jag lyssnat massor på ett tributalbum till honom från tidigt 00-tal som kurerades av Mark Kozelek, med en massa bra artister på. («Take Me Home (A Tribute to John Denver», Badman Records i 2000), journalistens kommentar.).

Kan du fortelle om de andre musikerne som deltar på albumet?

Carl Edlom,vokal, gitar, bass, synthesizer, piano, perkusjon

Det bästa med Carl är att han så mycket tålamod med mig, att han är en sån bästis privat, och att han alltid överraskar mig, efter snart tjugo års samarbete. En av mina absolut finaste vänner, en gudabenånad elgitarrist, och för varje album har han något nytt intresse rörande piano eller synthar eller något annat med knappar.

Amanda Werne, vokal, munnspill

En av mina största gitarrförebilder, som hoppade in på sång och munspel på «Children’s Atom Bomb». Grammisvinnande i fjol med sitt Slowgold. En slitvarg och en förebild, alltid med en explosion nära till hands.

Vilma Flood, vokal

En av mina nyaste musikbästisar som jag längtar så efter att hänga mer med, vi ska spela ihop i Karlstad den 24:e. Inför inspelningarna gav jag Vilma orden på vägen att hon inte är någon jävla körsångerska utan att hon är hon. Och som det blev; blodstänkt, raspigt och souligt. Hennes nästa album kommer gå genom taket, så förutom en musikbästis även en aktie som fortsätter stiga. Passar ju en spekulativ person som jag. Haha.

Josh Gordon, gitar, mellotron, minimoog

Jag skrev till Josh och frågade om han ville vara med och han svarade mig mitt i natten i Karlifornien, tror han bara var uppe och drack vatten. En sån himla fin person, som jag hade äran att hänga med många kilometer under min sista turné med Damien Jurado 2018. Multitalang som kan förmågan att klösa försiktigt, inspelad i samma studio som Damiens senaste album, så känns också som bra DNA för en svensk americanaskiva.

Helena Arlock, cello

Också en musikerbästis som jag haft äran att samarbeta med nära i över tio år, med en sällsynt förståelse för sitt instrument. Förutom cello på samtliga Kingfisher-albumen, har hon gjort musikvideo för mig, flera fotografisessioner och sångpålägg. Det blir alltid filmiskt och nyklassiskt när hon sätter sig med cellon, hon verkar höra stämmorna i huvudet redan innan hon spelar dem.

Ella Blixt, vokal

Även Ella är en person som följt mig länge, vi hade en kortlivad duo, Liepaja, 2006, vi skulle spela in men det blev mest att vi hängde vid en sjö och tjuvrökte istället. Men vi har gjort flera Tysklandsturnéer tillsammans, jag som Denver och hon som Bobby Baby. En egen ton i rösten och en magisk känsla för popmelodier, som en evergreen men man hör direkt att det är hon.

Maria Larsson, fiolin

Maria kan spela allt. Folkigt, gotist eller sockersött, alltid med lite kaos i blicken. «Pocket Soul»-stråkarna tycker jag är något med det bästa med hela albumet. Det är smäktande, men lite trasigt också.

Rebecka Hugosson, klarinett

Sista touchen på skivan, januari 2020. Också en av de stora ögonblicken på «The Past» tycker jag, folkjazzigt och varmt, som ett samtal med Arlocks cello.

Tove Edlom, vokal

Carls dotter, som levererade på «Mess Minus Room». En ren ära.

Ola Eliasson, flöyte

Ytterligare en bekant från förr, ett varmt återseende.

Carl Edlom har som vanlig produsert platen. Fortell om han og deres samarbeid. Hvilken type produsent er han?

Jag kom i kontakt med Carl 2002, och vi började snabbt därefter spela in mitt debutalbum som kom ut 2003. Då signade han mig på egna skivbolaget Kite Recordings, och han var även med i bandet när vi turnerade. Sedan brytningen till Kingfisher 2010 så satsar han mer på produktionen. Spelar aldrig för mycket fast han får, är aldrig klar, alltid självkritisk, alltid engagerad, alltid osjälvisk. Jag har redan varit inne på att han fortsätter överraska mig, och det känns som en stor drivkraft för mig är att jag försöker överraska honom från mitt håll.

Hva har du tatt med deg fra A Perfect Friend, Forest City og The Topeka Twins til dine greier på egenhånd?

När jag var som mest förutsägbar i mitt eget låtskrivande i början, kom Topeka Twins in med Björn Kleinhenz och vi utforskade det avskalade. Och när jag några år efteråt behövde en ny skjuts ut ur den mest traditionella americanan, kom folktronicagrejen A Perfect Friend med Carl-Johan Larsgården som utvecklades till trion Forest City som var en viktig utflykt i det fritänkande och experimentella. De banden är lika viktiga för mig nu som då.

Hva er forskjellen mellom I’m Kingfisher i 2020 og den artisten som lagde «Arctic» i 2011?

Då stod jag mest upp och nu sitter jag mest ner. Haha. Då hoppades jag att alla skulle gilla mig, nu vill jag göra musik som känns så mycket för mig som möjligt. Då stod jag hemma och ville känna känslan av ett spelställe. Nu sitter jag på scen och vill att det ska kännas som jag sitter på pallen i favorithörnet hemma i köket.

Hvorfor valgte du albumtittelen «The Past Has Begun»?

Vet du, jag drömde det! «The past begun, all ended.» Skrev ner det på natten och glömde det sen, men hittade anteckningen igen efter en månad eller två och kom ihåg. Det blev ju lite utomkroppsligt över det hela. Tolkar det själv som att det finns saker på det musikaliska och privata planet som man hoppades på förr, men som man inte längre når. Det är mer friktion att tänka på framtiden nu, även om det går.

Erich Reichel har tatt fotografiet som utgjør albumomslaget; to kvinner med paraply som går i en regntung gate. Anders Cold står for layout. Kan du fortelle om de to kunstnerne og hva dere har kommet frem til?

Jag ville göra en grön skiva den här gången! Kom i kontakt med slovakiske Erich Reichels fotografier ungefär när jag blev klar med omslaget på förra albumet «Transit». Och den där bilden på regnet, särskilt låg kvar i minnet, det finns något sentimentalt och tidlöst över den tycker jag. Tankar som låg nära mina idéer om låtarna till albumet. Så när det väl var dags att tänka omslag, så kändes det som det enda rätta att försöka få tillstånd att använda just den bilden. I samma tidpunkt kom jag i kontakt med Anders genom det danska skivbolaget Accelerator som nyligen gjorde en nyutgåva av första Kingfisher-skivan «Arctic», så det för första gången kom ut på vinyl. Anders är välkänd dansk grafisk formgivare som tog sig mycket tid och tillsammans med Reichel gjorde mitt finaste omslag hittills.

Hva legger du i begrepet Pocket Soul/lommesjel. Meg bekjent er det vel et konsept som bare du og Justin Timberlake har benyttet. Han i sin «Mirrors» og du med åpningslåten på «The Past has Begun». Fortell om din versjon og har du noe forhold til hans låt?

Nu har jag ett förhållande till den iallafall! Grymt scoutat, grym låt! Arbetstanken på nya plattan var som pocket country, en massa korta, tysta folklåtar som tidigare varit en liten men tung del av alla mina skivor, men som jag nu ville fokusera mest på. I slutet kom även orden pocket soul upp. För mig handlar det om att vilja göra det man inte riktigt kan.

Apropos at Josh Gordon spiller på albumet ditt. Han er også med i bandet til Damian Jurado. En artist du har turnert med flere ganger. Vi møttes også første gang i forbindelse med at Jurado, Rosie Thomas og du spilte i Egersund på et arrangement i regi av Frode Strømstad fra I Was A King og på avskjedskvelden til Osloklubben So What.

Hva har Damian og Josh har betydd for din artistiske utvikling og hva har deres felles turneer har gitt deg?

På tal om gamla minnen. Mitt debutår 2003! Egersund var en sån fin kväll, min första spelning utanför Sverige, min första spelning som kändes på riktigt. Damien har varit, troligen ganska omedvetet, en musikalisk mentor för mig. När jag är i doubt med låtskrivande och annat, så brukar jag alltid fråga mig vad Damien Jurado skulle ha gjort. Och från tid till annan så har ju jag faktiskt tillgång till honom, efter tre turnéer och sammanlagt nära 25 spelningar. Josh hamnade med på sista rundan och känns som en förlängning av samma positiva stämning.

Her er noen stikkord som jeg vil at du fortelle om ditt forhold til og si hvordan de er relevante for I’m Kingfisher og «The Past Has Begun».

Folk, americana

Problematiskt! Det är en dans på lina med M. Ward/Niamh Regan/Laura Marling där uppe och mängder med sås och potatis-rock där nere.

Soul

Ja, vad ska man säga? Målet varje gång jag sätter pennan på pappret.

Blues

Mer en tanke om råhet och skevhet än en stil.

Skandinavisk folkmusikk/musikktradisjon

Skir skönhet.

Nedskalert/nakent/direkte

Ibland är det begränsningarna som gör att man hamnar på tå och får fyr på kaoset.

Letthet, uanstrengt, instinktivt

Det är ett magic trick som kommer av tillräckligt mycket ansträngning.

Luftig atmosfære

Det tysta och öppna har alltid varit en viktig del för mig.

Ingen refreng

Jag är så dålig på refränger, men tycker verserna går väldigt bra. Så vet du vad jag har gjort med låtarna för nästa skiva jag ska göra? Jag gjorde om verserna till refränger och vice versa.

Aldring

Känner inte av det, men skulle hata att vara 30 eller 20 igen.

Romantikk

Vakna bra nätter. Vakna dåliga nätter.

Bekjennelser

Har en soft spot för det, men har inga riktiga bra egna. Jag är så dålig på att vara privat, även när jag är privat. Haha.

Harmonier

Det är alltid något magiskt och oförutsägbart när man sätter ihop två saker och ser vad som händer.

Melankoli, bittersøte minner

Tycker allt gott är inlindat i något förgängligt och svårgreppbart. Kan också bli varm av det sorgliga.

Courtney Marie Andrews

Lyssnar på «Rookie Dreaming» nästan varje dag.

Jason Molina, Songs: Ohio, Magnolia Electric Co.

En gigant som gick bort alldeles för snabbt och för tidigt. Fick som sagt äran att gästa Magnolia Electric Co. i Stockholm och Göteborg under deras hyllningsturné 2018. Obestridligt min karriärs största stund.

M. Ward
En husgud på alla sätt. Den bedrägligt enkla ekvationen gitarr och sång, det är fan inte lätt. Är inte minst tillbaka i full glans efter ett svagt 00-tal.

Bruk av strykerinstrument

Brukar bli bra! Min dotter har en fiol, en förunderlig maskin.

Fortell oss om Fading Trail Recordings som slipper dine plater.

Johan Alm har varit en person jag har haft koll på under många år. Har på avstånd beundrat hans label PNKSLM (Hater, Shitkid, Les Big Byrd etc,). När jag var klar med förra skivan «Transit» i slutet av 2017 och behövde hitta en ny label, började jag med att höra av mig till honom. PNKSLM är lite för cool för mig tror jag, men han berättade om sina planer om att starta en ny etikett, vilket blev Fading Trails som jag sen fick ge ut på. Och för mig har det varit en nytändning att jobba med Johan, en lättnad och det har hänt en massa nya kul grejer som gör att allt känns på riktigt. Han får det svåra att verka enkelt och han har tålamod med en artist som inte alltid är riktigt klippt och skuren för att hantera branschen, utan mer vill sitta ner och skriva och spela.

Hvordan har du blitt påvirket av Covid-19-tiltakene og nedstengingen av samfunnet?

Jag har fått ställa in spelningar, och i förlängningen varit förhindrad att boka in nya saker i den takten jag brukar. 2020 har varit ett särskilt år, men vad ska man göra liksom. Det finns en tid att vara försiktig och en tid att leva ut, och man behöver inte vara värst bright att förstå vilken hållning man ska ha i en pandemi. Men om något varit positivt så är det att jag fått tid att få vara stressfri, och även fått tid att helhjärtat ta del de sista stadierna av albumets färdigställande, mix, master och omslag. Kanske var det precis det jag behövde.

Kan du til slutt velge fem låter som har påvirket ditt arbeid som tekstforfatter og fem låter som har hatt innflytelse på dine komposisjoner og si hva du liker med disse låtene?

Tekster:

Mind Been Playing Tricks on Me – Geto Boys

Sån bra text, rått, våldsamt och mänskligt, och det händer något hela tiden.

Table for One – Courtney Marie Andrews

Gripande och varm tablå, om att bara vara lite ensam och lite hög. Ett litet nedslag som blir så stort, någonstans i mellanrummet mellan avfärd och mål, medan tiden jobbar på att vänta ut ensamheten.

If You Could Read My Mind – Johnny Cash

Gordon Lightfoots låt blev allra bäst med Johnny, så mycket tvivel och sorg med hjälp av något så ovanligt som gripande liknelser. Vilket textskrivande!

Child’s Song – Tom Rush

Också en cover, men som bäst med Rush. Om att bli vuxen och klippa band, med en hjärtlighet jag alltid försöker att hitta till själv.

Dreams – Josh Ritter

Som en liten novell som rycker och drar. Där detaljerna blir så många att de formar något större. Om det mentalt riskabla att leva, om livets förmåga att hitta nya vägar.

 

Melodier:

Hey Jude – Wilson Picket

Okej, om det är någon låt som jag blundar och dagdrömmer och önskar att det är jag så är det väl den här. Lysande Beatles-cover av en av soulens bästa Wilson Picket, det är så mycket blod i den och Picket väntar och väntar och väntar och exploderar. Grymma gitarrer också av Duane Allman.

The Sweetest Drop – Niamh Regan

En av mina nyaste upptäckter är Irländska Regans debut från i september, Den här låten, som hinner byter skepnad flera gånger innan den kokar ner till den tysta «You were the sweetest drop I ever had» är allt som låtskrivande handlar om. Jag ryser bara jag beskriver den, hennes skiva «Hemet» är en av de jag ska lyssna mest på innan jag går in i studion igen.

Maybe – The Chantels

Det brukar inte fungera att starta i full fart och sen bara öka, men ibland händer det och ibland är det bara full växel som gäller. Som Chantels soulsmärta eller om man bara sitter ensam med en akustisk gitarr.

I Wish I Knew How it Would Feel to Be Free – Nina Simone

Underbar melodi som varje stavelse dansar ovanpå.

Bring it on Home to Me – The Animals

Animals version av den här Sam Cooke-låten ska, sanna mina ord, spelas på min begravning.

 

I’m Kingfisher – The Past Has Begun

The Past Has Begun [LP] by I’m Kingfisher

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Sweetheart – lavmælt og stillfaren americana

$
0
0

– Melankolien ligger jo som et teppe over alle låtene våre, det er ikke til å komme unna. Noen ganger er det nok utilsiktet, men når jeg skriver sanger, er det i det landskapet der jeg alltid havner, uten at jeg nødvendigvis er trist hver eneste gang jeg sitter og skriver. For det er jeg ikke. Men jeg tror aldri jeg har laget en sang uten en mollakkord, kommenterer John Arne ø. Gundersen vokalist og akustisk gitarist i Sweetheart, som slapp det selvtitulerte debutalbumet sitt på Mother Likes It 30. oktober.

Av: Jan-Olav Glette / Foto front: Siri Zimarseth

Oslo-trioen byr på mollakkorder og nydelig akustisk americana musikk som er så naken og stillfaren at du nesten kan høre om en penn eller et plekter skulle falle på gulvet under studio opptakene. De fine vokalharmoniene og den nøye gjennomtenkte spartanske instrumenteringen skaper en lavmælt musikalsk følsomhet som får deg til å lytte ekstra nøye. I samtalen med de tre kan du lese deres egne beskrivelser av innspillingene midt under den første nedstengningen av samfunnet i folketomme Oslo-gater og en sentimentalitet eller melankoli ovenfor det tapte eller forgagne.

Hvem er Sweetheart?

John-Arne: Et band som spiller en slags lavmælt og melankolsk americana med akustiske instrumenter, hovedsakelig.

Hvorfor valget av bandnavnet Sweetheart/kjære og hva ønsker dere å si med det?

John-Arne: Vi hadde et countryrockband tidlig på 2000-tallet, og det er der stammer fra. Det kan ha kommet fra The Byrds’ «Sweetheart of the Rodeo», men også fra plastlokkene man setter på pappkrus med kaffe, de het også Sweetheart. Det er så lenge siden at det husker jeg ikke. Det kan hende navnet er for søtt, altså, det er i hvert fall ikke google-vennlig, men så stammer jo navnet fra en tid før internett. Nesten i hvert fall.

Når og hvordan oppdaget du musikken John-Arne, og hva var det som gjorde deg så lidenskapelig opptatt av den?

John-Arne: Jeg tror det må ha vært en kombinasjon av ting. Det sto et piano på rommet mitt da jeg vokste opp, og det malte min mor rosa. Så begynte hun å kjøre meg til en gammel dame som ga meg pianotimer på kveldstid. Faren min, på sin side, hadde et par gitarer som jeg fikk låne, og han hørte mye på musikk. Han pleide å kjøpe en CD i uka på den gode gamle platesjappa Jesse’s på Herkules i Skien, han dro dit på fredager, tror jeg, og så hørte vi på dem på stereoanlegget i stua. Jeg var litt skeptisk da han begynte å komme hjem med den ene skiva etter den andre med Enya, men ok. Etter hvert fikk jeg elgitar og Peavy forsterker. Den skrudde jeg på fullt og øvde i ukevis helt til jeg kunne de tre soloene på «November Rain». Å sitte og spille den med vinduene på fullt gap, ut i gata, det lå nok noe der.

Når begynte du selv å spille og skrive sanger?

John-Arne: Jeg begynte å skrive sanger på ungdomsskolen, til ei jente. La oss kalle henne Birte. Jeg valgte båtførerprøven som valgfag, utelukkende fordi hun tok det, for da kunne jeg sitte ved siden av henne og stake ut kurser med kompass over sjøkartet og navigere unna skjær i sjøen. Så skulle vi ut på ekskursjon og sette all denne teoretiske kunnskapen ut i praksis, og hele valgfagsklassen la ut på tur med en gammel ferge. Det kom en spekkhogger opp på siden av båten, husker jeg. Like etterpå gikk jeg bort til henne på dekk og ga henne et A4-ark med en sang jeg hadde skrevet, det tror jeg var den første sangen jeg skrev. Og da tok hun hånden min, og så ble vi kjærester, uten å si noe, tror jeg. Iblant holder det med en sang! Og å ta båtførerprøven, selvsagt. Det er mulig den sangen het «Insane», det rimet jo på så mye. Etter det fikk hun én sang i uken. I alle de seks ukene det varte.

Hva var det med gitaren og det å synge som fenget så sterkt?

John-Arne: Det ligger vel litt i det forrige svaret. Det var sikkert et ønske om å bli hørt og sett, på et vis.

Har du hatt noen vokale idealer eller mentorer underveis eller gitarlærere eller forbilder som har betydd noe. I så fall hvem og hva har du tatt med deg fra dem til Sweetheart?

John-Arne: Mitt første vokale ideal var nok Axl Rose. Jeg hørte utelukkende på Guns N’ Roses i flere år. Men så ble jeg jo eldre, og americana og supertighte hvite sykkelbukser passer kanskje ikke helt sammen, så jeg har ikke tatt med meg noe særlig fra ham. Derimot har nok Ryan Adams’ gitarspill og måte å synge på, preget meg veldig, det må jeg innrømme.

Har du noen favorittgitar, i så fall hvilken og hvorfor?

John-Arne: Jeg har en Gibson SJ200, som jeg kjøpte for 20 år siden, i San Fransisco, på min aller første tur til USA fordi den var så fin, med perlemor og ornamenter på plekterbrettet. Jeg kjøpte den dagen etter vi hadde landet, var sikkert helt i ørska, for jeg brant jo 80 % av reisebudsjettet på den gitaren. Vi hadde fire uker igjen av turen, så det ble de billigste motellene vi kunne finne og dårlig med middag resten av turen. Den er jeg veldig glad i, men mest på grunn av betydningen den har for meg, for nå synes jeg iblant at den er litt stor og lager litt mye lyd.

Du jobber som journalist og har gjort det i mange år og har i tillegg prøvd deg som fagbokforfatter med boka «Lofoten Mannen-skreiet-havet» sammen med Rolf M. Aagaard. Hvordan nytte har du hatt av slikt annet tekstarbeid som tekstforfatter i musikksammenheng?

John-Arne: Jeg er blitt helt ok i Word etterhvert. Det tror jeg kanskje er det eneste som hjelper, egentlig, for jeg er usikker på om det har så mye å si at jeg jobber med å skrive til daglig. Å skrive sanger og å skrive journalistisk er så ulikt. Og jeg må nok si at jeg synes sangtekster er vanskeligst å skrive, og det kan ta lang tid og være utrolig knotete. Å få det til å høres fint ut og samtidig ha et slags innhold, er utfordrende. Innimellom skal det jo rime også. Ofte føler jeg at jeg ikke har noe å si, egentlig, det er kanskje det vanskeligste. Og så er jo sangtekster så korte.

Hva var det som gjorde at du ble så interessert i amerikansk tradisjonsmusikk?

John-Arne: Jeg fikk «Heartbreaker» av Ryan Adams til jul av hun som nå er min kone, det året den kom ut. Den julaftenen der var nok et vannskille i livet mitt, både når det gjaldt musikken jeg hørte på og skjortene jeg kjøpte. Ganske raskt begynte jeg å høre på Gram Parsons og Gillian Welch og Emmylou Harris, og så rullet det liksom bare videre.

Hva tror dere er grunnen til at vi nordmenn har så lett for å ta til oss tradisjonsmusikk fra USA og Canada? Det være seg country, americana, blues eller folk?

Mette: Nordmenn er oppvokst med all mulig inspirasjon fra USA, om det er litteratur, film, musikk eller annen type kultur. Dette gjør at vi har tilgang til å så mye mer musikk fra USA enn fra mange andre steder i verden. Amerikansk folk er heller ikke milevis fra norsk visesang, som jo også står sterkt hos nordmenn.

Hva er den største forskjellen med tanke på musikalsk tilnærming og bandkjemi i forhold til andre band dere er eller har vært med i som den første utgaven av Sweetheart?

John-Arne: Sweetheart startet, opprinnelig, som en trio i 2003. Cirka. Men ganske raskt begynte vi med elgitarer og trommer og bass, før vi ga oss og tok en pause på 14 år. Cirka. Det er gøy, og mer energisk, med trommer og bass, men det er jo på sett og vis enklere bare å være tre. Du slipper å bære trommer og store bassforsterkere. Du slipper feedback i monitor. Og det er færre folk som skal bli enig. Alt blir kanskje litt nærmere, mer nedpå?

Kan dere fortelle om hverandres musikalske styrke og roller i Sweetheart?

John-Arne Ø. Gundersen (vokal og akustisk gitar)

Mette: Altså, uten John-Arne ingen Sweetheart. John-Arne kunne fint gjort dette uten oss to andre, han skriver fantastiske låter og har en nydelig stemme. Men heldigvis synes han det er moro å ha med oss, og han er generøs nok til å si at vi også er viktige i bandet.

Anne Mette Hårdnes (keyboards, piano og vokal):

John-Arne: Iblant kaller vi Mette bare for Selskapet. Da har hun tatt på seg Plateselskaps-hatten og fikset opp i et eller annet. Ringt et trykkeri. Sendt av gårde hundre e-poster. Hun organiserer og ordner ting kjapt og systematisk, og er umåtelig viktig for alt som skjer med Sweetheart. Det musikalske derimot… der er hun jaggu like viktig også. Hun kommer med råd og innspill under skrivingen av sangene, hun pleier å få filer tilsendt, innspilt på telefonen. Så sier hun om hun liker det eller ikke, det er en slags test hver sang må gjennom. Og så lager hun og leverer nydelige harmonier og pianolinjer når sangene arrangeres og på scenen.

Frode Bjørnstad (pedal steel og National Steel Gitar).

Frode er god både bak pedal steelen og bak miksepulten, og det har vært viktig, siden han tok opp og produserte alle de første singlene våre. Det var jo de singlene som gjorde at vi fikk litt oppmerksomhet og fikk spille noen konserter, og som endte opp med at vi fikk spille inn et album. Han er old school og liker best å høre ting i mono og spille på gitarer fra før 1960, og det er en fin motvekt.

Sweetheart. Foto: Julia Marie Naglestad

Sweetheart. Foto: Julia Marie Naglestad

Fortell om de musikalske gjestene som dere har med på platen. Hvem er de, hvorfor har dere valgt å ta de med i studio og hva har de bidratt med på albumet? 

Tor Egil Kreken

Mette: Vi visste vi ønsket banjo på «I Will Always Be Right Here». Da var det Frode, som jo er den som normalt spiller alt av gitarpålegg, som tok initiativ til å invitere Tor Egil. Tor Egil er kjent for de fleste fra blant annet Darling West som vi er store fans av, og vi gledet oss veldig til å høre hva han ville bidra med. Selv om forventningene var høye klarte han likevel å imponere oss. Da han var ferdig med den låten, hadde vi en halvtime igjen av studiotiden, den siste dagen i studio, og da spurte vi om han ikke ville legge litt banjo på «Leaving For Stockholm» også. Siden han først var der. Tor Egil hørte på låta én gang, og la deretter en banjo som er med på å skape den perfekte stemningen i låta.

Christer Engen

Mette: Christer er et unikum når det kommer til musikkforståelse. Når han hørte «I Will Always Be Right Here» for første gang uttalte han umiddelbart at låta burde ha en drivende tamburin. Vi kunne jo ikke annet enn å høre på han, og det viste seg at han hadde helt rett. Låta kler godt å ha perkusjon. Tamburin gjennom hele låta ble likevel alt for skummelt for lavmælte Sweetheart, så løsningen ble en shaker. Men øyeblikket når tamburinen kommer inn i låta samtidig som Frode begynner på min solo gjør meg like glad hver gang jeg hører den!

Frode, kan du forklare uinnvidde lesere forskjellene på de ulike typene gitarer som du benytter og om hvilket bruksområde du føler at de ulike passer til, det være seg pedal steel, National resonator eller high strung,  og hvordan du bruker de?

Frode: Hvilken gitar som passer til hvilken låt er kanskje litt tilfeldig, men avhenger jo av hvilke akkorder, tempo og instrumentering de andre i bandet bidrar med. Hovedsaklig følelsesbasert og ikke spesielt vitenskapelige avgjørelser. Erfaringsvis fungerer pedal steel best når låtene har en viss countryaktig «gyng», og som gir rom for noen utfyllende strofer her og der, eller de rolige låtene som trenger litt utfyllende lange toner. Ellers bruker jeg en amerikansk National Style-O resonatorgitar fra 1934 på noen av sporene. Lyden fra disse ganske høylytte gitarene i messing kan kanskje best beskrives som en mellomting mellom akustisk gitar og banjo, og fyller seg fint inn i registeret mellom akustisk gitar og piano. «High strung» eller «Nashville tuning» er kort fortalt en tolvstrengsgitar med kun de lyse strengene montert som stemt som vanlig gitar. Gir en litt fin dynamisk miks, og fyller ut John-Arnes gitar uten at det låter helt «hotel California» (ikke at det er noe galt med det heller altså).

Kenneth Ishak har spilt inn albumet og produsert sammen med bandet. I tillegg står han for backing vokal på et par låter; «Cool Summer Nights» og «Sweet Wind». Fortell om valget av ham og hvordan type han er å jobbe med? Hva er hans bidrag til albumet?

John-Arne: Den korte versjonen er at Kenneth er kul, flink og hyggelig. Og hadde kaffen klar hver morgen vi kom. Det er jo alt man kan be om, egentlig. Vi likte veldig godt det han hadde gjort på albumene til Signe Marie Rustad og Unnveig Aas, og det var nok mye av grunnen til at vi oppsøkte ham. Han ville ikke høre på demoer, men inviterte oss til studioet, og der satt vi sofaen foran ham, og spilte gjennom alle sangene, akustisk, mens han noterte på telefonen. Og kom med noen små kommentarer. Da merket vi nok at det var en fyr og et sted vi hadde lyst til å spille inn albumet. Det var avslappet, en god tone, og han hadde fine tanker om hva vi burde gjøre. Mens vi spilte inn, hørte vi at han satt og nynnet ved miksepulten og la på tredjestemmer her og der, og da spurte vi om ikke bare han kunne komme inn i boksen og synge det inn. Og så bare gjorde han det, og han synger jo bedre enn oss, når sant skal sies. Han var heller ikke så opptatt av alt skulle være «riktig», men mer opptatt av følelsen og fremføringen. Og det passer nok oss, for vi spiller ikke riktig hele tiden, heller. Vi kunne forsøke å si at noe kanskje ikke var helt i time, eller at noen ord skulle synges annerledes, og at vi kanskje skulle ta opp om igjen, og da kunne han svare: «Ja, men det låter jo bare som god musikk». Og så var det avgjort.

Platen ble spilt inn i Observatorie Studio i Oslo. Fortell om det rommet og hvordan innflytelse det har hatt på platen.

John-Arne: Det er en lun og god og dunkel kjellerstemning der, hvor man føler seg litt avskåret fra verden utenfor, og det tenker jeg kan være fint når man skal spille inn et album, i hvert fall med uttrykket vårt. Det er heller ikke altfor god plass i det røde lille rommet hvor vokal og gitar legges på, så man får god kontakt med mikrofonen, altså.

Skiva kom også til under veldig spesielle omstendigheter i og med at opptakene ble gjort under lock down i våres med folketomme gater og tilløp til både frykt og usikkerhet blant folket. Hvordan innflytelse hadde det på atmosfæren og stemningen under innspillingen og fikk det noe uttrykk rent musikalsk også?

John-Arne: Det skapte absolutt en spesiell atmosfære. På den tiden var det jo slik at man nesten var usikker på om det var trygt å reise inn til sentrum. Man var jo… preget av alt, tenkte annerledes, hadde sittet hjemme i ukevis, ikke vært sammen med mennesker. Det var første gang jeg reiste kollektivt, husker jeg, da vi skulle i studio, med gitar, skinnhansker og antibac i lomma. Så var det jo rart å komme ned til sentrum, og så var det så få folk i gatene. Du fikk en følelse av at verden hadde trykket inn pauseknappen, at den var tommere enn vanlig. Vi hadde nok vært nedstemte og lavmælte på albumet uansett, men disse omstendighetene førte ikke til at det ble mer solskinn på albumet i hvert fall.

Hvordan har bandet ellers blitt påvirket av nedstengningen av samfunnet og Covid 19-tiltakene?

Mette: Vi hadde bestemt oss i fjor høst at vi skulle gi ut plate i løpet av 2020. Studio var booket og vi holdt på med siste forberedelser når samfunnet stengte ned. Det medførte at vi måtte utsette innspilling noe, men vi bestemte at så fremt alle holdt seg friske ville vi gjennomføre. Vi merker selvsagt at Covid-19 tiltakene gjør sitt med tanke på booking av konserter. Det er mange om beinet som vil spille på de litt mindre scenene, og vi, som alle de andre, må jo spille for færre enn det vi normalt skulle ha gjort. Vi er likevel takknemlige for at vi har faktisk har fått booket konserter, og er helt overveldet over at flere av dem er utsolgte allerede.

Dag Eirik Claussen står for coverart. Fortell om ham og omslaget som dere har valgt og hva dere vil uttrykke med det.

Mette: Dag er en utrolig dyktig fyr som har designet mange cover, ikke minst for bandet han selv spiller i, Label. Han er nøye, talentfull og kreativ, så et åpenbart valg å spørre om ville sy sammen coveret for oss. Selve coverbildet er det John-Arne selv som har tatt.

John-Arne: Det bildet er, som alle de andre coverbildene vi har hatt, tatt på bryllupsreisen til min kone og meg i 2015, hvor vi kjørte rundt i New England og omegn i seks uker. Akkurat dette er på vei opp til Mount Washington, hvor det blåste orkan på toppen, og var en til to meters sikt. Perfekt familieutflukt med to små kids.

Dere veksler mellom pianobaserte og gitarbaserte sanger. Hvordan bestemmer dere hvilken drakt låtene skal ha og blir de skrevet på det som er hovedinstrumentet eller kan det endre seg underveis?

Mette: Det er jo John-Arne som skriver låtene, og så vidt jeg vet bruker han gitaren når han skriver disse. På noen av låtene sier han at han ønsker piano, og på andre sier jeg at jeg hører piano når han spiller dem for meg på gitar. Når jeg tenker etter sammenfaller det vel rimelig ofte hvilke han ønsker piano på, og de jeg blir inspirert til å legge piano på. Så kan arrangementet endres noe etter hvert som vi spiller dem. Eksempelvis ble «Ghosts» spilt opprinnelig med mye mer piano enn det den har på albumet.

Her er noen stikkord som jeg vil at dere skal si litt om forholdet til og i hvilken grad det har påvirket Sweetheart

Harmonisang

Mette: Harmonisang er vel litt av det Sweetheart er kjent for, og som er en viktig del av lydbildet. Selv om John-Arnes hovedvokal klart er mest fremtredende er det harmoniene som skaper dynamikken i låten, man kan kanskje kalle det Sweetheart sin signatur?

 Americana / Folk

Mette: Vi har blitt plassert i båsen americana, selv om flere også mener vi ikke burde låse oss til den. Dette er ikke noe vi tenker på selv, vi gjør uansett vår greie. Uansett er det mye som rører seg i det norske americana-miljøet om dagen, noe vi også blir veldig inspirert av.

 Lavmælt / Stillfaren

Mette: De første øvingene jeg hadde med Sweetheart var veldig utfordrende rett og slett fordi alt var så lavt. Det er ikke så lett å lære seg nye låter når man ikke hører verken hovedvokal eller gitar. Det ble mye mas om å spille høyere, selv om jeg jo skjønte at uttrykket skulle være stille. Etter hvert som vi ble bedre kjent har dette gått seg til, og nå synes jeg vi har blitt flinke til å være lavmælte, men samtidig få frem dynamikken i låtene. Men det er nok noen som blir litt overrasket på konsertene våre over hvor lavmælt det er. Det positive er at ingen tør å lage lyd, så vi er bortskjemte med at det er svært lite skravling på våre konserter.

John-Arne: Det har hendt at jeg har skrevet en låt, og tenkt, denne er det kanskje litt…trøkk i…hvis man virkelig legger godviljen til? Men så er det ikke det, det ender opp stillfarent, altså. Det blir jo mer følsomt sånn, men kan sikkert tippe over, så det er en knivsegg å balansere på.

Minimalisme

Mette: Å lage dynamikk med enkle hjelpemidler er noe vi jobber med, uten at det snakkes om på øving. Men det er sjeldent vi alle tre spiller samtidig, så når dette først skjer blir det et effektivt virkemiddel. Jeg får ofte kommentarer om at det må være skummelt å stå på scena og gjøre det vi gjør, fordi det er så minimalistisk og jeg forstår jeg hvorfor folk tenker det. Det er nakent og ærlig, men jeg tror jo at det også er grunnen til at så mange liker Sweetheart.

Minner / Sårbarhet

John-Arne: Jeg er ganske sentimental, og skulle ønske meg en rewindknapp i livet slik at man kunne spolt tilbake iblant. Det er jo sårt å tenke på iblant, alt som har skjedd, som ikke kommer tilbake, som du ikke kan endre. Ikke nødvendigvis at ting skulle vært annerledes, men det er mer det at noen ting begynner å bli så lenge siden, noen ting forsvinner i bakspeilet, liksom. Å tenke på det, da kan man bli litt blå iblant, altså.

Melankoli / Tristesse

John-Arne: Melankolien ligger jo som et teppe over alle låtene våre, det er ikke til å komme unna. Noen ganger er det nok utilsiktet, men når jeg skriver sanger, er det i det landskapet der jeg alltid havner, uten at jeg nødvendigvis er trist hver eneste gang jeg sitter og skriver. For det er jeg ikke. Men jeg tror aldri jeg har laget en sang uten en mollakkord.

Kjærlighetssorg

Mette: Jeg tenker vel at kjærlighetssorg ikke er en inspirasjonskilde i Sweetheart. Mange tenker sikkert at Sweetheart er en gjeng med deprimerte mennesker, og John-Arne har vel faktisk også blitt beskyldt for å måtte ha problemer i livet siden han skriver så triste sanger. Men det er ikke slik. Vi er en glad gjeng, men som liker å spille stemningsfulle låter.

John-Arne: Men noen problemer er det selvsagt!

Platen gis ut på Mother Likes It Records. Fortell om plateselskapet og fordeler og ulemper ved å også gi ut sin egen musikk.

Mette: Mother Likes It Records er et plateselskap som jeg og Michael Stensen Sollien startet for få år tilbake. Vi er begge musikere og kjenner derfor mange musikere, og mange som er gode på å lage musikk, men er veldig dårlig på den administrative delen av det å gi ut musikk. Mother Likes It ble født, og vi bestemte oss helt fra starten av at vi kun skulle gi ut musikk vi begge liker, helt uavhengig av sjanger. På få år har vi klart å bygge opp en stall med fantastiske band, som jeg er veldig stolt av! Siden vi jo fortsatt er musikere blir det naturlig å også gi ut egen musikk. For meg vil det være veldig rart å skulle la et annet selskap gi ut eksempelvis Sweetheart. Den åpenbare fordelen er jo at man kjenner musikken, dynamikken i bandet, ønsker og ambisjoner veldig godt og kan planlegge utgivelser deretter. Ulempen er at det selvsagt er vanskeligere å være objektiv til alle aspekter rundt utgivelsen. Og jeg synes det er vanskelig å sende skrytemail til presse på vegne av eget band, det klarer jeg heller ikke, så tonen er nok en litt annen i e-post som omhandler Sweetheart enn band jeg ikke spiller i selv.

Kan dere til slutt velge tolv låter som har vært inspirerende for tekst eller melodier på platen og si litt om hva dere har likt ved disse og har tatt med videre til egen musikktilnærming?

David Ramirez – «I’m Not Going Anywhere»

Elsker den nedstrippede pianoballaden, den sterke og dype vokalen og den fine teksten om døden, og følelsen av å stå i samme rom som han synger i. Den følelsen har vi forsøkt å få til. Og så er det en tekstlinje om en radio her, som ga oss mat til en av våre tekstlinjer om en radio, i en sang som også handler om døden. Så vi tok med oss en radio og døden herfra.

 

Ryan Adams – «Oh My Sweet Carolina»

Dette må da være et av verdens vakreste refreng og verdens vakreste harmonier? Noe å strekke seg etter. Det er også en nærhet her, som vi liker. For ikke å snakke om tekstlinjen: «The sunset’s just my light bulb burning out».

 

Gillian Welch – «Hard Times»

Banjoen. Harmoniene. Enkelheten. Bare to mennesker, to instrumenter, to stemmer. Trenger ikke mer, si.

 

Midnight Choir – «Amsterdam Stranded»

En norsk klassiker! Den er vakker og melankolsk og følsom, og for en vokalprestasjon. På et vis er sangen veldig stor, selv om den også er veldig minimalistisk. Og den tanken, og følsomheten og melankolien har vi forsøkt å lære noe av.

 

Charles Wesley Godwin – «Seneca Creek»

Det er en imponerende historiefortelling her, som man skulle ønske man fikk til, men som man ikke gjør. Melodiføringen og gitaren og tematikken i teksten er noe å ta med seg.

 

Ryan Bingham – «The Weary Kind»

Gitarspillet, alt er holdt så enkelt, sentimentaliteten, det harde livet, og så er det så kult. Og han er jo en kul type, rett og slett.

 

Jason Isbell – «If We Were Vampires»

Tror gitarspillet her inspirerte til fingerspillet på «Leaving for Stockholm». Dessuten lærte vi noe om å ha konkrete bilder i tekstene, noe folk kan se for seg. Som kan bety noe annet, eller ikke, det kommer jo an på, iblant kan det jo bare være en beskrivelse av hverdagslige situasjoner

 

David Ramirez – «Time»

Her lærte man at det går an å skrive om tid, rett og slett, og minner. Uten at det blir svevende.

 

John Moreland – «You Don’t Care for Me Enough to Cry»

Det holder med to gitarer iblant. Nydelig fingerspilling og slide, og han er god på rim og tematikk i tekstene sine.

 

Tyler Childers – «Lady May»

Her er det jo masse som har inspirert oss, men det er en elv her, som i hvert fall dukket opp i en av våre tekster.

 

Bruce Springsteen – «My Hometown»

Uten å være i nærheten, altså, men «Cool Summer Nights» – førstesporet på albumet vårt – er Sweethearts melankolske og lavmælte forsøk på «My Hometown». Eller, det handler i hvert fall om å kjøre bil gjennom hjembyen, Skien i dette tilfellet, over bruene, forbi den nå nedlagte papirfabrikken, sittende ved siden av ei jente, eller en bestefar. Det varierte jo.

 

Sweetheart – Sweetheart

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog


Ferske spor uke 45/2020

$
0
0

Her er ukas spilleliste! Følg oss gjerne!

Av: Geir Qviller, Victor Josefsen, Jan-Olav Glette, Ådne Evjen

Geir

Vatican Shadow – Ayatollah ferocity (the refinery at Abadan)

Dyster, kjølig og bølgende tekno med en insisterende og metallisk trommemaskin. Skarpe droner, røyk og mye fragmenter metter lufta og etter hvert sparker det inn dype og deilige basstoner. Det bygger seg opp til en hypnotisk og nesten dansbar låt. Dominick Fernow er ute med ny skive med sitt mykt industrielle og repetitive alias, Vatican Shadow. Fra «Persian pillars of the gasoline era», ute på 20 Buck Spin.

Rainforest Spiritual Enslavement – Price to pay (Ferske spor uke 12/2019)

Carl Stone – Hinatei

Dekonstruert populærmusikk. Under ligger en streit asiatisk poplåt; nå har den imidlertid bl.a. blitt oppkutta og oppspeeda til et fort-fort-party av samplede digitale lyder. Det har blitt både fengende og fengslende. Fra den nye skiva «Stolen car», ute på Unseen Worlds.

Deichman anbefaler: Årets album 2019 (Carl Stone – Himalaya, G.Q.), Carl Stone – Sun nong dan (Ferske spor uke 17/2019)

Autechre – esc desc

En urovekkende og skeiv låt som kan høres ut som et uklart, digitalisert minne av et klassisk stykke. Det er ugjenkjennelig, men man aner at det en gang har vært enkelt og tydelig, nå er det mest forvirrende. Likevel skinner melankolien​ og det vakre gjennom fernissen. Fra den nye skiva «Sign», ute som alltid på Warp.

Oliver Coates – Soaring X (feat. Malibu)

En vakker låt som er enkelt instrumentert med hovedsakelig cello/strykere og en behagelig og hviskende resitasjon av Malibu. Det er luftig og svevende, stemmen og lydene virker gjennomsiktige og minner om en «lydlig» akvarell.  Dette er meditativ musikk som føles personlig og nær. Fra den nye skiva, «Skins n slime», ute på RVNG Intl.

Laurel Halo – Raw Silk Uncut Wood (Ferske spor uke 3/2019), Oliver Coates – A Church (Ferske spor uke 41/2018)

Actress, Sampha – Many seas, many rivers

Et enkelt pianotema, en manipulert og soulish vokal av Sampha, samt seige, rustne og skurrete beats i et trip-hop-aktig tempo. Det hele er ute av fokus, med et lunt trekk over, som om det ikke skjer her, men et stykke unna. Fra den nye skiva til Actress, «Karma & Desire», ute på Ninja Tune.

 

Victor

I Do You Do Karate – Olivia Newton John in Xanadu

Hva med 2 minutter sol og sommer i høstmørket? I Do You Do Karate fra Bergen sin singel «Olivia Newton John in Xanadu», fra gruppas nye album «One last job in Mexico» (ute 27. november), er akkurat det. Indiepoplåten «Olivia Newton John in Xanadu» er første, og eneste, singel, og er en liten indiepop-perle. På 2 minutter greier I Do You Do Karate å trylle fram sommeren, samtidig som de forteller historien om mannen som ikke kan bruke «power tools», og fortsatt tenker på Olivia Newton-John in i «Xanadu» 40 år etter at mesterverket, som ble slaktet av kritikerne, ble vist på Løvenvold kino i Ålesund.

5 plater som har inspirert I do You do Karate, I do You do Karate – Combat broken & Cole Porter Me (Ferske spor uke 17/2019), I do You do Karate – Hey, I’s OK! (Ferske spor uke 21/2019), Juliana Hatfield – Staying In (Ferske spor uke 13/2019)

Easy – Day For Night & Golden Birds (Early Morning Version)

På begynnelsen av 1990-tallet var Easy et av indiebanda fra Sveriges som ble lagt merke til. I år er det 30-årsjubileet for deres fine debut «Magic Seed». Easy  kom tidligere i år med et nytt album; «Radical Innocence». En smakebit fra albumet fikk du tidligere;  «Crystal Waves» med tilhørende video. I dag er turen kommet til «Day For Night» fra samme album. Video. En av låtene på albumet er titulert «Memory Loss, Revisionism And A Brighter Future», og det oppsummerer Easy anno 2020. Easy har spor av House of Love, The Smiths og dess like i soundet, men laget og lager sin egen indiemiks. Dette er indielåter som går utenpå mye av det som kalles indie i dag. Lekkert. De er ute med en ny versjon av «Golden Birds» (Early Morning Version) fra plata, en smekker versjon. Easy har også sluppet singelen «Horoscope», iallfall digitalt, fra «Magic Seed» i anledning 30-årsjubileet.

Psychotic Youth – Ten O’Clock Postman

Svenske Psychotic Youth feier 25 år med deres beste album noensinne, vel, jeg har ikke lyttet på hele albumet, men «Ten O’Clock Postman» er powerpop, eller power-pop-surf-punk (som de sier selv), fra øverste hylle. Liker du denne, sjekk alt det andre Psychotic Youth har gitt ut, ikke minst samleren «Som Fun» fra 1989 og de tidligere singlene deres.

Anna of the North – Dream Girl – Home Made

Tittelsporet fra Annas fjorårsalbum «Dream Girl» var lydsporet i Apples reklamefilm for iPad og havnet på flere hitlister over hele verden. Hun laget en hjemmevideo til låten, der hun, karantene-chic danser rundt i leiligheten i Oslo. Her er originalvidoen. «Dream» er uimotståelig pop med 6os feel i 2019 innpakning. Nå er Anna of the North ute med EP’en «Believe», med noen egne utvalgte låter i ny, akustisk innpakning, inkludert «Dream Girl». Uimotståelig, den også.

Anna of The North – forløsningen, By:Larm 2015: Anna of the North – kjølig elektropop som varmer.

Silja Sol – Løse tråder og Frodig

Silja Sol aktuell med albumet «På Ekte» og singelen «Løse Tråder». På begge disse låtene fremfører hun inderlig, ettertenksom elektronisk pop med en følsom nerve. «Frodig» er mer upbeat enn singelen og setter meg delvis i den samme god-melankolske stemningen (med innebygget kraft) som New Orders superb «Restless» fra albumet «Music Complete» (2015). En låt som man bare må spille ommat og ommat.

– Jeg har dedikert «Løse tråder» til min mor Barbro, som gikk bort i mai i år. Den ble sluppet på det som skulle vært 55-års dagen hennes, ganske enkelt fordi hun fikk høre den før hun ble syk og likte den så godt. Da føltes det viktig og riktig for meg å gi den ut på dagen hennes. Låten er selvreflekterende og hun kjente meg så godt, så det er så fint at den traff henne forteller Silja Sol til oss i dette intervjuet.

«Løse tråder» er en nydelig, rørende og oppløftende låt. Silja Sol har her samarbeidet med Erlend Mokkelbost og Ivan Blomqvist.

Øya 2017 – «Få måkene til å tie» og andre Øya-bøker. Del 1: Onsdag (inkludert Silja Sol), By:Larm 2015: Silja Sol

Pymlico – Heliotrope

Liflig, røff, melodiøs og funky/groovy. The Residents’ «The Tunes of Two Cities» renner i hu, ikke rent musikalsk, men tenker da på at Pymlico fra Oslo, i motsetning til The Residents her, forener forskjellige elementer. Det røffe, representert med gitarene, lever side om side med det lyse og liflige, representert med saksofonen, samtidig som det er nok av rytmikk og melodiøse passasjer å henge seg på . «Helitrope» er en kombo av prog, funky jazz rock og 80-talls sound, men ikke la deg skremme av disse betegnelsene hvis du absolutt ikke liker noe av slikt, det hele er komponert og fremført så utsøkt at man blir sjangerblind, og bare lar seg rive med – og nettopp det er vitsen med å oppleve kvalitetsmusikk. «Helitrope» er åpningssporet på Pymlicos nye album «On This Day».

Pymlico – Gabagool (Ferske spor uke 41/2018), Pymlico: «Progrocken er langt fra død!»

Casa Murilo – Summer 98′

Som fortalt tidligere: 90 dager i hjemmekarantene ble den mest kreative og produktive perioden i den britiske, norgesbaserte duoen Casa Murilo sin karriere. Da landet ble stengt og fremtiden var usikker, snudde bandets medlemer – Dan Hesketh og Chris Winfield, samt gitarist og produsent Joachim Røsvik – seg mot nostalgien i håp om å finne en flukt fra en nye hverdagen. Minner ble delt, historier ble fortalt og nedskrevet, men de endte alltid opp med å snakke om én ting: sommeren i 1998. For Dan og Chris var det den beste sommeren noensinne. Alt ble innspilt i det bandet kaller «lockdown lo-fi», altså er det du hører på albumet «Summer 1998» lagd på laptopene sine under hjemmekarantenen, uten noe form for profesjonelt studio.

For dem var sommeren i 1998 tiden hvor soundtracket bestod av Pulp, Oasis, Blur, Suede, Supergrass, The Divine Comedy, Cast, The Lightning Seeds, Shed Sven, og mange flere. Det var en sommer full av håp, romantikk, og vennskap.

«Summer 98» er det skinnende tittelsporet på plata, der de også sender noen nikk Katrina and the Waves’ «Walking on Sunshine», vil jeg tro, og hele plata består av skinnende låter. Savner du ny god bripop, er denne låta og albumet «Summer 1998» et must.

Casa Murilo – Secret Sun (Ferske spor uke 33/2020), Casa Murilo – The 132 to Hempstead Valley Drive (Ferske spor uke 25/2020), Casa Murilo på Rockefeller

Metz – Hail Taxi

Jeg hadde denne med i en utgave av Ferske spor i september, det var før den kanadiske powertrioen Metz’ nye plate «Atlas Vending» var ute, som denne låta er på. Nå har jeg lyttet på hele plata, og «Hail Taxi» er den definitive høydaren, en av de beste låtene Metz noensinne har laget, så den fortjener å gjøre comeback på spillelista. Dette er Metz på sitt mest karakteristiske, en kraftfull låt, trommene har ubeskrivelig punch, det hele er så tight så tight, og utbruddene og frasparket sender assosiasjoner til The Jesus Lizard og Fugazi på sitt ypperste. I min omtale av Daufødts «Ingenmannsland» skriver jeg at den låta nærmest fungerer som el-sjokk terapi (med positivt fortegn). Metz’ «Hail Taxi» fungerer i så måte nærmest som el-sjokk terapi (igjen med positivt fortegn) ganget med tusen. En løpsk tornado av en låt. Inntertier.

Metz – A Boat to Drown In (Ferske spor uke 30/2020), Ukas tips! – Metz, Roskilde 2013: Metz (bilder).

Ivaylo – Landing

‘Ivaylos plate «Ensom kraft» er en lang ferd med ulike scenarioer og atmosfærer, som gir rom for mange ulike følelser. Hektisk og pulserende, tilbakeholdent og raffinert. Space disco, kosmisk sløye jazzabeat, deep house eller tung dub er fellestrekkene, uansett er det levende med hypnotisk tiltrekningskraft, rik instrumentering og mangfoldig uttrykk’, melder Jan-Olav i intervjuet vi gjorde med Ivaylo i forrige uke.

I samme intervju forteller Ivaylo: ‘Prins Thomas og jeg jobber veldig tett sammen og han også en stor del av hele albumproduksjonen, du kan tydelig høre live-bassen hans på både «Landing» og «Skandinavis» låtene’.

Suggerende låter begge to, sistnevnte gjør sitt inntog på spillelista – i denne omgang.

Ivaylo – lengselsfull og variert deep house

Virkelig – Dynamitt

Bodø-gruppa kombinerer post-punk med fengende, melodiske pophymner på fortreffelig vis på sitt nye album «Lengsel blir til glemsel», som f.eks. på «En blind manns drøm» og «Dynamitt», særlig på  sistnevnte. Sammen med «Identitesløse menn» er «Dynamitt» to av mine foreløpige favoritter på albumet. To strålende låter.

Virkelig – Identitesløse menn (Ferske spor uke 43/2020), Virkelig – 5 om bøker og musikk, 5 plater som har inspirert Tobias Aamodt i Virkelig, Øya 2018 – Virkelig

Benjamin Finger/James Plotkin – Bound Together/We Carry the Curse (medley)

Jeg minner om at Benjamin Finger har laget en road movie-aktig video med hunder i hovedrollene, som omhandler han og James Plotkins kjærlighet til dyr, til «Bound Together/We Carry the Curse (medley)». Du kan oppleve den «episke og lengtende» videoen skutt på Super 8 og DV-cam i Vancouver, Canada her.

Trupa Trupa – Of the Sun (Ferske spor uke 43/2019), Benjamin Finger /James Plotkin /Mia Zabelka – Kaleidoskopic nerves (Ferske spor uke 7/2019), Benjamin Finger – Album: For Those About to Love (Musikalske sidespor – uke 48/2017), Benjamin Finger – 5 om bøker og musikk, mer Benjamin Finger

Temple in Man – The Light

Den Stockholm-baserte indieartisten Temple in Man henter inspirasjon i 1960-70s soul og nyere utøvere som Gorillaz. «The Light» er en fin drømmelignende sak.

Videopremiere: Temple in Man – «The Light»

 

Jan-Olav

Bright Eyes featuring Phoebe Bridgers – Miracle of love

Conor Oberst har samlet Phoebe Bridgers, Jon Theodore (The Mars Volta, Queens of the Stone Age med mer) og Flea med flere i studio til denne protestsangen mot nedgraderingen av amerikanske kvinners abortrettigheter. Låten finnes foreløpig bare på bandcamp hvor den kan kjøpes til støttet for organisasjonen Planned Parenthood. En deprimerende historie om en ung kvinnes uønskede graviditet.

Lay down on the hard cold ground
Crying’s such a soothing sound
Get cured with a coat hanger
Girl, you’re in America now

Bright Eyes – Dance and Sing (Ferske spor uke 35/2020), Bright Eyes – Persona Non Grata (Ferske spor uke 14/2020)

Phoebe Bridgers – Moon Song (Ferske spor uke 27/2020), Phoebe Bridgers – Savior Complex (Ferske spor uke 26/2020), Phoebe Bridgers – Kyoto (Ferske spor uke 16/2020), Matt Berninger & Phoebe Bridgers – Walking on a String (Ferske spor uke 43/2019),  Better Oblivion Community Center – Little Trouble (Ferske spor uke 17/2019), Better Oblivion Community Center – Sleepwalkin’ (Ferske spor uke 5/2019), Phoebe Bridgers – Christmas Song (Ferske spor uke 49/2018), boygenius – Bite The Hand (Ferske spor uke 34/2018), Boygenius – Ketchum, ID (Ferske spor uke 44/2018), Phoebe Bridgers – Have Yourself a Merry Little Christmas (Ferske spor uke 49/2017)

Hot Chip featuring Jarvis Cocker- Straight to the Morning

Mange savner dansegulvene i disse dager. Så også Hot Chip og tidligere Pulp-vokalist Jarvis Cocker. Her kommer deres sprudlende hyllest i form av litt euforisk dansepop på denne nye singelen, som visstnok opprinnelig var skrevet for Dua Lipa, men altså nå bæres frem av vokalene til Alexis Taylor og Jarvis Cocker.

Plateanmeldelse: Hot Chip – «Free Your Mind»

JARV IS… – House Music All Night Long (Ferske spor uke 23/2020), Iggy Pop & Jarvis Cocker – Red Right Hand (Ferske spor uke 50/2017), Jarvis Cocker and Chilly Gonzales (Musikalske sidespor – uke 13/2017)

The Spits – Up All Night

Alle The Spits’ album låter likedan, har det vært sagt. Noe hevder til og med at alle The Spits’ sanger høres eksakt like ut. Begge grupperinger kan helt klart ha et poeng. De er likefullt komplett umulig å ikke like for dem som liker fuzza gitarpop fylt med gode hooks. Nå har de vært på bruktsjappa igjen og kjøpt billig musikkutstyr, som de har tatt med ned i kjelleren og spilt inn låter med på en fire spors opptaker til et nytt album «VI». Og det låter herlig tøft som alltid. Det er bare å glede seg.

The William Loveday Intention – My Love For You

Billy Childish geni er det vel like lite tvil om som hans produktivitet. Under stadig nye eller flere alias dukker det opp skiver som engasjerer med sitt inderlige, organiske lydbilde innenfor det vide rockebegrepet. Siste gren til stammen er The William Loveday Intention, som slapp albumet «People Think they Know Me (But They Don’t Know Me)». Derfra plukker vi denne flotte kjærlighetsballaden, sunget av kona Julie Hamper, som også var med på den første singelen i sommer. Låta har en kledelig spagettiwestern-atmosfære ‘a la Ennio Morricone og minner oss på et vis også om Childish tidligere samarbeidspartner Holly Golightly på hennes beste.

Thee Mighty Caesars – You Make Me Die / The Headcoatees – Davey Crocket (Ferske spor uke 23/2019), Billy Childish and The Musicians of the British Empire – «Christmas 1979» (Musikalske julespor 2018)

Katharina Nutall – Lethe

Stockholmbaserte norskfødte Katharina Nuttall har i likhet med Susanna og delvis Ulver viet sitt fjerde album «The Garden» til Charles Baudelaire. I Nutalls tilfelle handler det også om John Keats. Det er en stemningsfull, følelsesladet låt med et herlig bankende driv og en sart stemme som hvisker og fraserer om hverandre og kan gi assosiasjoner til Siouxsie & the Banshees. Video.

If you bring forth what is within you,
what you bring forth will save you.
If you do not bring forth what is within you,
what you do not bring forth will destroy you.

 

Ådne

Erling Ramskjell – Farvel

Erling Ramskjell må være en av de desidert mest hardtarbeidende musikerne og låtskriverne vi har. Han har alltid et prosjekt på gang, det er aldri stillstand. Ramskjell har en imponerende produksjon bak seg, både gjennom diverse bandprosjekt, men også som soloartist. Det er ikke lenge siden han ga ut et dobbeltalbum sammen med det fine musikk-kollektivet Likholmen, og nå er han ute med sitt nye soloalbum «Visnesmerte», bare et drøyt år etter det forrige, «Kaospraksis». Denne gangen utgitt på Westergaard Records.
Helt naturlig er det at låten «Farvel» setter punktum for «Visnesmerte». Tekstlinjen «Farvel…vi sees vel aldri meir» toner ut nok et sterkt og godt gjennomarbeidet album fra Erling Ramskjell. Mitt råd er: Gi Erling Ramskjell oppmerksomhet og respekt. Det fortjener han og musikken hans virkelig.
Les albumanmeldelsen her.

Erling Ramskjell – Lang vei (Ferske spor uke 35/2020), Likholmen – havet og menneskenaturens stemme, Erling Ramskjell – Slangeolje (Ferske spor uke 7/2019), 5 plater som har inspirert Erling Ramskjell, LikholmenSprukne Krukke (Ferske spor uke 23/2020), Likholmen – Blindskär EP (Musikalske sidespor – uke 46/2016). Farväl till Æ (album) – Stefan Sundström – Gammalt Regn / Ingeborg Oktober & Henriette Stoltenberg – La det vær med det / Dan Fägerquist feat Malin-My Wall – Låt alla gamla drömmar dö (Ferske spor – uke 24/2018), Havkommet – Havet e Mordi (Kloden er trøtt),  Æ – intervju, Videointervju med Æ.

Digvalley – Easy To Love Me

Eirik Bøen Gravdal har vi omtaltf flere ganger her i Ferske spor, også som den ene halvparten i duoen Belle Sonder. Hans soloprosjekt Digvalley – en engelsk versjon av etternavnet hans går vi ut fra – har tidligere avstedkommet et album fra 2017 som bærer tittelen «Void». Albumet ble gitt ut på Manimal Vinyl (L.A.). Ellers har Digvalley turnert hele Island som første artist i verden.
Den nye singelen «Easy To Love Me» er en myk, drømmende poplåt som omhandler store tema som kjærlighet og savn.
Les om singelen her.

Digvalley – Summer Light (Ferske spor uke 12/2018), Digvalley – I Gave You Love, You Kept On Dancing (Musikalske sidespor – uke 5/2017)

Adrianne Lenker – zombie girl

Adrianne Lenker fra Big Thief er ute med to album,  «Songs» og «Instrumentals2. De er spilt inn på ei hytte uten særlig mer utstyr enn en analog opptaker og Adrianne sin akustiske gitar. En av de mest iørefallende låtene er «zombie girl», som virker å være basert på en drøm Adrianne har hatt. Hun drømmer at hun har ei zombie-jente i senga si, men innser at det bare er en drøm: «Then the next night/Dreaming I could feel your skin/But the dream escaped so easily/And I woke up to the road again» . Tidvis kan låten minne om Dylan-låten «Mr. Tambourine Man», og det gjør jo slett ingenting.
Les anmeldelsen her:

Adrianne Lenker – Anything (Ferske spor uke 36/2020)

Eels – Are You Fucking Your Ex

Det nye albumet «Earth to Dora» er Eels sitt trettende album i rekken. Ett av de sentrale spørsmålene frontmann Mark Oliver Everett stiller er «Are You Fucking Your Ex». Med fantastisk bass-spill, kraftfull og klangfull gitar, xylofon og en nagende uro, kaster Everett seg ut i ulendt terreng: «I get it, everyone likes sex/But I need to know/Just what is going on the late night South/The days you disappear/I have to ask, «Are you fucking your ex?»»

Les anmeldelsen av Earth to Dora her.

Sleaford Mods – Mork n Mindy (Ft. Billy Nomates)

Duoen Sleaford Mods fra Nottingham har blitt noe av en gjenganger i Ferske spor. Denne gangen har de med seg Billy Nomates som de har samarbeidet med tidligere. Låten heter «Mork n Mindy» og er i følge Sleaford Mods basert på grimme 80-tallsminner «hvor skjønnhet i all hovedsak fins i små sprekker i fantasien». Se videoen her.

Sleaford Mods – Jobseeker (Ferske spor uke 23/2020), Sleaford Mods – Second (Ferske spor uke 20/2020), Sleaford Mods – Big Burt (Ferske spor uke 23/2019), Sleaford Mods – Kebab Spider (Ferske spor uke 2/2019) Sleaford Mods – Bang Someone Out & Gallow Hill (Ferske spor uke 37/2018) Sleaford Mods – Stick in a Five & Go (ferske spor – uke 33/2018), Øya 2018 – Sleaford Mods

Billy Nomates – No (Ferske spor uke 32/2020)

 

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

 

Sjekk også:

Tidligere utgaver av Ferske spor

ps Under relaterte saker har vi bare tatt med noen av de siste utgavene av Ferske spor, så klikk på lenken over eller Spillelister øverst for å sjekke alle.

Fugl eller fisk med Erling Ramskjell

$
0
0

Sorg e prisen du betal – førr kjærlighet, Smerten får du stå ut – førr kjærlighet, fastslår Erling Ramskjell i låta «Sorg» på det aktuelle albumet «Visnesmerte» utgitt på Westergard Records. En plate som byr på flere slike fine refleksjoner til ettertanke om avskjed, samhold, rastløs desperasjon eller å finne hjem til seg selv svøpt inn i oppfinnsom neddempet visesang. «Vi lot ham gjøre det hjertet si at du skal gjør» («Midt i mellom») eller «.Det finner du vel aldri ut. Så mye du aldri får vit» når vi stilte ham overfor de harde valgene.

Av: Jan-Olav Glette / Foto: Martin Losvik

Regn eller snø

Allerede helt fra starten av kjenner jeg at dette kommer til å bli en øvelse i å prøve å av-Ole Brumifisere seg selv. Men førstelåten på nyskiva mi heter jo «Midt mellom», så jeg håper jeg har en viss tillatelse til å ikke være for skråsikker.
Men her føler jeg meg forpliktet til å si «regn», i og med at jeg har skrevet en og annen sang om regn- og nå senest «Sanga om regn». Snø er fint om du trenger noe å flytte rundt på for å holde varmen, da.

Visnes Gruvemuseum, Vigsnes Kobberverk eller Olavskirken på Avaldsnes

Her ble jeg tvunget ut på en ekstrarunde på big ‘ole internett for å prøve å gjøre meg opp en mening, og det var interessant nok. Men verken gruvedrift eller religion føles så sexy, så her kommer Steen og Wormsen Staudeplanteskole i Beiarn inn fra sida og tar det heim. Både for at det å dyrke ting er viktig og givende, samt at jeg får sneket inn at «Visnesmerte» er spilt inn i umiddelbar nærhet.

Tom Waits eller Nick Cave

De er jo begge bærebjelker i huset som kalles «Essensiell Musikk alle burde ha et forhold til». Kjente på en uvilje mot å fjerne noen av dem, og ble heller sittende å tenke på hvordan et samarbeid mellom de to ville ha hørtes ut.

Blixa Bargeld eller Warren Ellis

Et lite clash of titans, dette. Skal man gi det til Blixa for lang, tro og høykvalitativ tjeneste i Bad Seeds/Neubauten, eller Ellis for litt kortere, men veldig intens tilstedeværelse som Caves «nye» høyrehånd. Eller skal man dra hun Kathleen Brennan og Marc Ribbot med i diskusjonen?

Mick Harvey eller Warren Ellis

Ble jo ikke lettere, dette. Går det an å si at alle er jævlig bra, og samtlige best?

Joakim Thåström eller Stefan Sundström

Dette er jo to greiner på det samme treet.
Stefan er jo en nær venn og veldig god samarbeidspartner, så litt inhabil er jeg jo i utgangspunktet. Thåström har jo puttet veldig bra ting inn i verden, men jeg vel hele tiden hatt en slagside mot Sundström. Han har jo en helt syk låtkatalog, og jeg tror jeg har kommet frem til at han antakelig er favoritt vokalisten min.
Mannen driver generelt og beveger seg fremover og djupere.

Halvdan Sivertsen eller Terje Nilsen

Diplomaten i meg sier at det må være den DJ-duoen de hadde på Polar Club i Bodø på 70-tallet en gang. De er jo begge store og viktige låtskrivere/artister, som er ganske forskjellige, da. Siden Halvdan har mye musikalsk kvalitet igjen i seg, mens Terje har sluttført livsverket sitt- passer det å hylle sistnevnte litt ekstra.

Kari Bremnes eller Mari Boine

Helt på toppen av kvalitetsskalaen for det norske musikksystemet, sitter disse to trygt plassert på hver sin trone. De har vel egentlig funnet opp hver sin sjanger.

Mari gjorde en ekstremt bra versjon av låten «Nettopp begynt» til skiva «Farväl til Æ», som ble sluppet da jeg la av meg det artistnavnet «Æ» . Denne synes jeg er så bra at jeg nå tenker på det som en Boine-cover hver gang jeg spiller den. Magisk dame

Karl Ove Knausgård eller Matias Faldbakken

Mye energi i disse to, men må innrømme at jeg ikke har noen særlig djup innsikt i forfatterskapene til noen av dem, men «Macht und Rebel» og underdog-elementet, får tippe den i favør Faldbakken.
metafor eller rake ord
Finnes egentlig rake ord, og klar tale? Om noe skal ha en poetisk eller mer varig verdi, må det vel ha en viss flertydighet i seg.
Det er bestandig litt mer interessant å lese ting som evner å plante bilder i hodet ditt. Når det gjelder handlelapper og bruksanvisninger er vel «klar tale» å foretrekke. Men verden er mystisk, mangfoldig og tidvis uforståelig så vi kjører med metaforene.

Saltvannsfisk eller ferskvannsfisk

Jeg føler meg som vanlig forpliktet til å slå et tung slag for havet, og det som finnes i det. Jeg har jo tross alt bodd 8 år på ei øy, og sitter i skrivende stund og kikker på en liten del av havet.
Havet med all sin dynamikk, mystikk, mangfold og mytologi vinner over det meste i universet- det samme kan sies om smaken av det.

Kaos eller forutsigbarhet

Å ta inn kaos, eksponere seg for det, er vel et slags nødvendig onde for å komme seg fremover rent kreativt, men jeg er veldig glad i å prøve å opprettholde en slags tro på forutsigbarhet. Jeg heier på forutsigbarhet. Tilværelsen blir bestandig spennende nok, uansett hvor rituell man prøver å være.

Rakfisk eller lutefisk

Endelig får man en arena å slå et slag for rødsei på. Det er sei som saltet i sitt eget blod, og lagret minimum et halvt år- helst mye lengre. Et gastronomisk mindblow forkledd som hverdagsmat i utkanten. Samtidig har rødsei tydelige innslag av både morbiditet og vintage feinschmeckeri.

Isolasjon eller kollektiv

Jeg lever nok i isolasjon i mye større grad enn det kollektive, men alle trenger noe og noen utenfor seg selv. Individualisme kan være en veldig bra og positiv egenskap, som ikke må mistas for selvhevdelse og narsissistisk navlebeskuing. Det er jo nesten utelukkende kollektivt man kan få gjort forandringer av noen størrelse.
Kollektiver der man kan være seg selv, er et ideal.
Det er derfor individualister f.eks. kan spille i band.

Taktilt eller sensibilitet

Disse to aspektene tror jeg virkelig kan sies å være komplimentære for å ha en slags balansert helhet i tilværelsen. Generell følsomhet kan jo både være en forbannelse og en velsignelse.
De sterkeste opplevelsene har jo en tendens til å være fysiske… så kan man heller sitte og prosessere og verdsette det i etterkant.

Salt eller søtt

Salt. Søtt er bare en smak de har funnet opp slik at man skal sette mer pris på salt.

Kald eller varmt

Når det gjelder hvordan man skal prøve å holde hodet: Kaldt, når det gjelder hjertet: Varmt. Rent fysisk: Midt mellom.

Sjark eller skøyte

Jeg hopper over den store definisjons-nørdinga, tar sjansen på å bli stemplet som en maritim-judas, og svarer skøyte. Rett og slett på grunn av redningsskøyta og mannskapet deres. Jeg tror egentlig alle sjarkeiere deler det synet med meg.

Ambient drift eller melodi

En god melodi har ofte en mer tidløs kvalitet i seg, enn rene atmosfæriske lydlandskaper. Alt som lever har puls, om enn ikke på et overtydelig vis.
Ofte er den tilnærmede stillheten man finner i naturen å foretrekke fremfor begge.

Spøkelsesgitarisme eller riffing

Som artist dras jeg mellom de to ytterpunktene. Skancke-Knutsen ga meg i en anmeldelse i Klassekampen spøkelsesgitarist-stempelet for det jeg gjør som gitarist i Likholmen, og det er en merkelapp jeg lever veldig godt med. Som soloartist, kun ikledd en akustisk gitar, må man jo ha en viss puls i det man gjør.
Så svaret er egentlig «dagsform & setting avgjør».

Træna eller Hamarøy

Dette blir som en diskusjon om hva er best av Mussorgsky og Allan Edwall. Der jeg for ordens skyld setter veldig stor pris på begge.
Om man tar naturen, så representerer Træna for meg noe veldig kraftfullt og tidvis ekstremt. Havet, skjærene, øyene og et par rimelig ikonisk fjell konsentrert på et relativt lite område. Hamarøy har et mye større spenn: Skogen, snaufjellet, elvene, innsjøene, dalene- men også havet. Det finnes veldig bra folk på begge stedene.
Hamarøy er jo det som er «heim», men hver gang jeg setter meg på den båten på vei ut til Træna, er det en heimreise.

Knut Hamsun eller Jens Bjørneboe

Jeg har lest veldig mye av begge to. Det ga et stort og sterkt inntrykk å lese Bjørneboe da jeg var veldig ung. Tror jeg lar the artist formely known as Knut Pedersen trekke det lengste strået. Mye på grunn av at hele dilemmaet med at et menneske med så elendig politisk gangsyn kunne skrive skrive så sinnsykt bra og vakkert, gir en tilleggsdimensjon. Kona mi er produsent på Hamsunsenteret, og jeg har vikariert noen % for henne i 2020.

SALT eller Cirka

Jeg har spilt på Cafe Circa (i Tromsø) før de stengte ned for noen år siden, og det var et ypperlig sted. SALT har jo flyttet litt rundt på seg: Inndyr, Bodø og Oslo- og jeg har solgt ut naustet på alle de stedene. Så egoboost-poeng, vedfyring, sauna, arkitektur og beliggenhet gir den til SALT. Jeg trenger også den karmaen, i og med at jeg spiller der 04.11.

Nordland eller Troms (eventuelt Nordland eller Troms og Finnmark)

Jeg er veldig lite nasjonalistisk anlagt, men jeg er ekstremt glad i begge disse landskapene, og mange av folkene i dem. Jeg sier rett og slett «Sápmi» i stedet, så får jeg inkludert litt mer, og slipper å velge.

Musikk i høretelefoner eller aktive høyttalere

I og med at mye musikk er og bør kjennes fysisk, får jeg gå for de høytalerne.

Fugl eller fisk

Det er kanskje bedre å være en liten fisk i et stort hav, enn en fugl i det samme havet.

 

 

Erling Ramskjell – Visnesmerte

 

Sjekk også:

Erling Ramskjell – Farvel (Ferske spor uke 45/2020)

Erling Ramskjell må være en av de desidert mest hardtarbeidende musikerne og låtskriverne vi har. Han har alltid et prosjekt på gang, det er aldri stillstand. Ramskjell har en imponerende produksjon bak seg, både gjennom diverse bandprosjekt, men også som soloartist. Det er ikke lenge siden han ga ut et dobbeltalbum sammen med det fine musikk-kollektivet Likholmen, og nå er han ute med sitt nye soloalbum «Visnesmerte», bare et drøyt år etter det forrige, «Kaospraksis». Denne gangen utgitt på Westergaard Records.
Helt naturlig er det at låten «Farvel» setter punktum for «Visnesmerte». Tekstlinjen «Farvel…vi sees vel aldri meir» toner ut nok et sterkt og godt gjennomarbeidet album fra Erling Ramskjell. Mitt råd er: Gi Erling Ramskjell oppmerksomhet og respekt. Det fortjener han og musikken hans virkelig.
Les albumanmeldelsen her.

 

Erling Ramskjell – Lang vei (Ferske spor uke 35/2020)

Erling Ramskjell – Slangeolje (Ferske spor uke 7/2019)

Likholmen – Sprukne Krukke (Ferske spor uke 23/2020)

Likholmen – Blindskär EP (Musikalske sidespor – uke 46/2016).

Farväl till Æ (album) – Stefan Sundström – Gammalt Regn / Ingeborg Oktober & Henriette Stoltenberg – La det vær med det / Dan Fägerquist feat Malin-My Wall – Låt alla gamla drömmar dö (Ferske spor – uke 24/2018)

Havkommet – Havet e Mordi (Kloden er trøtt)

 

Sjekk også relaterte saker under, husk forresten å klikke på «Last inn mer» for å sjekke flere.

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Plateanmeldelse: The Flaming Lips –«American Head»

$
0
0

 

Artist: The Flaming Lips

 

Album: «American Head»(2020)

 

Plateselskap: Blanca Records / Eget Selskap

 

4,8

 

Det amerikanske bandet The Flaming Lips har drevet på siden 1983, og er i høyeste grad fremdeles å regne med etter nesten 40 år i bransjen. Bandets tre stabile hovedmedlemmer Wayne Coyne, Steven Drodz og Michael Ivins fortsetter å drive bandet framover og har så langt ifra mistet gnisten.

Nettopp dette beviser The Flaming Lips på sitt tolvte album i rekken. En rekke hvor mange vil hevde at album som «The Soft Bulletin» (1999) og «Yoshimi Battles the Pink Robots» (2002) står fremst.

Det nye albumet «American Head» starter med den sukkersøte låten «Will You Return/When You Come Down». Musikken formelig lyser av livsglede og sommerlig lykke, mens teksten omhandler død og dop. Dette er uansett måten å starte et album på: Gi lytterne en appetittvekker.

Det fortsetter med Watching «The Lightbugs Glow» som er en tekstfri låt med Twin Peaks-stemning, engleaktig sang og en damestemme som prater i bakgrunnen mot slutten. Låten glir sømløst over i en av singlene fra plata, «Flowers of Neptune 6» med Kacey Musgraves på vokal. Bruk av bevisthetsutvidende stoffer kan ha forekommet: “Yellow sun is going down so slow (Slow, slow, slow, slow, slow)/Doing acid and watching the light bugs glow (Glow, glow, glow, glow, glow)/Like tiny spaceships in a row (Row, row, row, row, row)/The coolest thing I’ll ever know (Know, know, know, know)”.

Det er i det hele tatt drøssevis av referanser til bevissthetsutvidende stoffer og virkningen av dem på albumet, uten at vi skal gå i dybden på det. Det er også referanser til klassiske tema som religion og eksistensialisme her. Det viktigste er at albumet består av en hel rekke med glitrende pop-psykdelia-låter. Det er klassiske psykedelia-låter i ren 60-talls-stil, men også låter med snurrige elektronika-tema («Brother Eye»).

De har også – som tidligere nevnt – fått hjelp av Kacey Musgraves. Hun bidrar godt på vokal på tre av låtene. Ellers greier bandet seg fint på egen hånd. Hovedingrediensene er gitar, bass, piano, men det er også xylofoner, synther og kyr(!) involvert.

The Flaming Lips greier ikke helt å holde stimen gjennom de tretten låtene på albumet, men det er sannelig ikke langt unna. Jeg skal ikke gi meg inn på hvor høyt opp albumet havner i en intern Flaming Lips-kåring, men jeg syns det er et godt og friskt album det fine musikerkollektivet fra Oklahoma har laget.

It’s the American dream
In the American head

 

 

Denne anmeldelsen er tidligere publisert på Musikknyheter og Ferske spor uke 22/2020
Tekst: Ådne Evjen

Få med deg flere anmeldelser og annet musikkstoff på Musikknyheter

 

Sjekk også:

The Flaming Lips – Will You Return / When You Come Down

The Flaming Lips har vaset rundt med sitt i 35 år. Inntak av psykedeliske droger og søken etter gyldne popøyeblikk, har ført til mange klassiske låter i innen psychrock og indiepop-kanonen de siste 25 årene. Spesielt albumene «The Soft Bulletin», «Yoshimi Battles the Pink Robots» og «At War with the Mystics», er selve gullperioden til Wayne Coyne og hans fargesterke tropp. De siste 10-15 årene har albumene hatt sine øyeblikk, men manglet en helhetlig tankegang og ikke minst, gode låter. Derfor er det en fryd å høre «American Head»-albumet, som gjør at jeg husker hvorfor jeg likte dette bandet så godt en gang i tiden. Her er sangene endelig i fokus igjen, selv om dopreferansene kan bli en anelse ensporet. «American Head» er for meg en oppblussing av en gammel flamme.

Omtalen har også stått i Ferske spor uke 38/2020
Teskst: David Jønsson

 

The Flaming Lips – Flowers of Neptune 6

«Flowers of Neptune 6» er sløy og psykedelisk både når det gjelder låttittel, musikk og tekstlig innhold, noe åpningslinjene understreker kraftig:
«Yellow sun is going down so slow/doing acid and watching the light-bugs glow/ like tiny spaceships in a row/ is the coolest thing I’ll ever know».

I videoen ser vi frontmann Wayne Coyne drapert i det amerikanske flagget i ulike settinger. Noen ganger inni den karakteristiske ballongen foran en brennende åker, andre ganger uten ballong med en blodrød solnedgang i bakgrunnen eller foran et leirbål i natten. Wayne Coyne har brukt ballongen til crowd-surfing før og den burde være velkjent for svorne tilhengere av bandet.

Ifølge Coyne er låten delt inn i tre seksjoner som hinter om at det er en eldre person som ser seg tilbake og reflekterer over levd liv og lærdommen fra det han har opplevd. Samtidig som vedkommende får panikk når han innser at han snart skal bli ett med verden.

Kacey Musgraves bidrar med vokalharmonier på låten, som er skrevet av Wayne Coyne og Steven Drozd. Låten er gitt ut på Bella Union og videoen er filmet rundt hjembyen Oklahoma City.

Omtalen har også stått i musikknyheter.no og Ferske spor uke 22/2020
Tekst: Ådne Evjen

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Bergeton – prangende, flashy synthwave

$
0
0

– Det var vel når jeg hørte A-Ha at jeg hadde min første musikalske opplevelse. Det var en helt ny verden som åpnet seg og det gjorde at jeg begynte å sjekke ut andre band. En spennende tid, forteller Morten Bergeton Iversenb – også kjent som Teloch – som er aktuell med albumet «Miami Murder» under artistnavnet Bergeton på Darkhanbit Records og Meus Records.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Nima Taheri

Platen «Miami Murder er et flamboyant musikalsk og visuelt oppgjør med kokainflyten i Miami på 1970- og 1980 tallet og samtidig noe av en kjærlighetserklæring og en flørt med synthmusikken fra 1980-tallet, men også samtidens synthwave som Carpenter Brut. Aggressive, hardtslående eller i det minste kraftfulle rytmer proppet med energi og lekenhet. En fengende, prangende og direkte instrumental musikk , men også mørk og skrekkinnjagende. Helt på grensen av å være vulgær eller banal, men først og fremst ekstravagant og henførende. Stemningsrik, eksotisk musikk som både kan hensette artist og lytter i en slags transe eller virkelighetsflukt med neon farger. Man fantaserer om intense nattlige bilturer i storbyen hentet fra action- og skrekkfilmer eller virtuelle videospill. Det er like gåtefullt, mystisk og tiltrekkende som det er campy, men mest av alt gøyalt nok til at mine barna ba meg om å snurre «Lambo» videoen på repeat to dager på rad. Her kan du lese mer om bakgrunnen for prosjektet, arbeidsverktøyene og hvordan det er å holde ved live krysskulturelle band i vår underlige tid.

Hvor har du hentet artistnavnet fra og hva ønsker du å kommunisere med det?

Bergeton er mellomnavnet mitt, hver førstefødte «guttebarn» i slekta får det navnet. Legger ikke noe spesielt i navnet annet at jeg synes det passer bra til et bandnavn.

Når og hvordan oppsto din interesse for musikk og hva var det som gjorde deg så lidenskapelig opptatt av den?

Var vel når jeg hørte a-ha at jeg hadde min første musikalske opplevelse. Det var en helt ny verden som åpnet seg og det gjorde at jeg begynte å sjekke ut andre band. En spennende tid.

Hva var det som fikk deg til å begynne å spille gitar og hva var det du likte med det?

Fra a-ha og synth pop kom jeg plutselig over AC/DC, så WASP, så Metallica, da var det gjort. Metallica fikk meg til å bli inspirert nok til å prøve å spille det de gjorde, det kom på et tidspunkt i livet jeg var utrolig skolelei, så det passet meg meget bra, etter at jeg begynte å lære meg gitar var jeg ikke stort på skolen lenger og jeg hadde funnet noe som ga mening. I retrospekt kanskje ikke det lureste valget. Men jeg står inne for det og ville ikke byttet med noe som helst annet.

Har du også spilt andre instrumenter opp igjennom?

Nei, ingen ting seriøst. Var gitaren som ble min vei. Har selvsagt prøvd andre ting og får vel til å lage lyd med det meste på en eller annen måte. Men er vel at best jeg holder meg til gitaren.

Når dukket interessen for synthesizere, elektronisk musikk og synthwave opp?

Da er vi sikkert tilbake til a-ha igjen og all slags synthpop som kom på den tiden. Det var vel ikke selve synthesizere jeg ble interessert i, men først og fremst lyden. Jeg har fremdeles ikke peil på synthesizere, selv om jeg kan vel plukke ut lyder her og der og si navnet på hvem synth de kommer fra. Men har ikke dødspeil… Synthwave kom for meg veldig sent, og da med Carpenter Bruts «Trilogy»-skive.

Hva er fellesnevneren mellom Bergeton og musikk du har gjort tidligere med Mayhem, Gorgoroth, Nidingr, God Seed, 1349, Dødsdømt, Legions, Orcustus, NunFuckRitual, Condenado, The Konsortium og Umoral og hva er det spesifikke med akkurat dette prosjektet?

Fellesnevneren er at jeg spiller eller har spilt i alle bandene. Og der stopper det nok også. Bergeton er rimelig forskjellig fra alle de bandene du lister opp. Det er faktisk en helt annen sjanger, det skiller Bergeton fra resten.

Hvilke musikalske verktøy benytter du for å skape lydbildet på albumet?

Jeg er et vanedyr, så jeg bruker Reason, noe jeg har brukt siden versjon 1. Siste versjon er nummer 12. Reason 1 kom ut november 2000. De siste årene har den fått endelig fått vst støtte, så nå bruker jeg endel andre softsynther, som Serum, Sylenth, Arturia osv., men primært lager jeg lyder fra bunn av i Reason før jeg legger til ting fra andre softsynther.

Albumet har fått navnet «Miami Murder» etter åpningskuttet på side to på LP-en og den femte låten på CD-en. Hva er bakgrunnen for albumtittelen og hva du ønsker å uttrykke gjennom den?

Det jeg mener med tittelen er rett og slett kokain og hvordan det har vært ansvarlig for mye tragiske dødsfall i Miami på 70-80 tallet. Ref. «Cocaine Cowboys» dokumentaren.

Dette er instrumental musikk. Hvordan finner du titler til låtene?

Ingen aning, det bare kommer av seg selv, prøver vel å finne en tittel som passer stemningen på låtene, uten jeg nødvendigvis kan backe opp det med en gitt tittel, men det kan vel være at tittelen kanskje er det jeg føler passer til musikken. For andre stemmer det helt sikkert ikke, kanskje med unntak av noen åpenbare titler som f.eks. «Depeche Load».

Hva er den største forskjellen på det å jobbe med instrumental musikk og musikk som også skal ha tekst?

Det at man slipper å spare rom til tekst er vel det første jeg tenker på. Man jobber vel også mer ut fra en følelse i musikken istedenfor å få en følelse av en tekst, for å så prøve forsterke eller bygge under den følelsen. Jeg synes det første er lettere, for det ikke alltid jeg forstår tekster som andre har skrevet. Men med det sagt, i metalverdenen skaper vi som regel musikken i omvendt rekkefølge av det jeg snakker om nå. Der må som regel vokalisten innpasse seg til musikken, i 99% av tilfellene jeg har vært borte i.

Har du noen gang vurdert å også ha vokal på disse låtene? 

Absolutt, neste utgivelse vil ha gjesteartister. Har en del skisser som det skal vokal på. Et par er allerede under utarbeidelse. Det blir spennende og nytt for meg. Men om hele neste skive vil ha sanger med vokal er jeg ikke sikker på. Hele konseptet Bergeton er fremdeles under utvikling, som det bør være.

American Vendetta står for de kule illustrasjonene til platecoveret hvor Kristian Tennebø står for layout og type, mens grekeren Paschalis Zervas har laget logoen. Fortell  om arbeidet med det visuelle og valget av omslag.

Tidlig under utarbeidelse av det konseptuelle laget jeg diverse skisser til hvordan jeg ville skiva skulle bli. Jeg prøvde også litt forskjellige navn og logoer fra forskjellige folk før jeg landa på det som ble logoen jeg har nå fra Paschalis. Jeg sendte American Vendetta en utrolig stygg klipp og lim skisse for illustrasjonen, vi kastet litt ball fram og tilbake også kom han med det som er coveret i dag. Prøvde gjøre layout og type selv, men det ble ikke helt stjernefett. Herr Tennebø fiksa det lett for meg, proff. Alle disse er gamle venner og bekjente av meg så prosessen gikk ganske lett.

Det er også laget en video/visualisering til låten «Lambo», som er den andre låten som ble sluppet i forkant av albumslipp. Fortell om den.

Her var det rett og slett artisten som fikk frie tøyler, jeg sendte han fargene jeg ville ha med og noen små andre ting. Så kom han tilbake med det som ble video til singelen.

Dette er musikk som egner seg godt til dansing. Hvilket forhold har du selv til dansing?

Jeg danser ikke.

Åpningssporet «Arabian nights» er et spor som skiller seg litt ut med sin flørt med østlige toner. Hva er bakgrunnen for den låten og hvordan kom den til?

Jeg kan ikke forklare hvordan noen av låtene blir til, for det husker jeg ikke. Jeg er som i en transe når jeg først setter i gang på en idé som utvikler seg til en sang. Men er for så vidt enig om østlige toner. Kan være noe så enkelt som at jeg så et bilde av en ørken rett før jeg satt meg ned den dagen for å komponere, gudene vet. Eneste jeg vet er at jeg aldri setter meg ned for å prøve skape en gitt type stil i en sang. Det går aldri veien for meg, får det ikke til.

I likhet med black metal, som du er og har vært en viktig del av, er også synthwave forbundet med en rekke kontroverser og ikke helt stueren musikk i alle leire. Du var også aktiv innenfor hardcorepunk opprinnelig. Er dette med opprør eller outsiderstatus noe som du identifiserer deg med eller er det bare tilfeldig at det har blitt slik at du er med og utfordrer konvensjonene?

At synthwave er opprørsk er nytt for meg, i forhold til andre ting jeg driver med er vel det den mest stuerene sjangeren. Det er nok bare tilfeldigheter, men klart jeg trives best i undergrunnen, uansett sjanger. Outsider har jeg vært hele livet og kommer alltid til å være, jeg liker det.

Foreligger det også planer om å gjøre Bergeton live etter hvert? Hvordan vil det eventuelt arte seg?

Har så smått begynt å tenke på det, men vil ha mer materiale før jeg drar de tankene lenger, det er ikke veldig sikkert jeg kommer til å fortsette i synthwave universet, hele poenget med utgivelsen var å ha en plattform jeg kan utgi elektroniske ting på framover. Hva jeg skal gjøre live kommer veldig an på hvilken vei jeg går med mine neste utgivelser, må si det frister litt å bevege meg inn på reggaeton, men kun fordi det rimer på Bergeton.

Du gjorde teatermusikk til «Mor Courage og barna hennar» på Det Norske Teatret. Hvilken påvirking har det hatt på deg som musiker og hva var annerledes med å jobbe i en sånn kontekst i forhold til det å opptre på rock og metallscenene? Hadde den opplevelsen noe innflytelse på dette prosjektet? I så fall hva?

Vet ikke, det var rart å jobbe med en regissør og alle disse menneskene som er så proffe i det de gjør, men det var en bra utfordring og det var interessant å se hvor proft ting kan gjøres. De inkluderte meg i alle øvelser og jeg ble en del av «teamet» til stykket. Det var en forfriskende opplevelse og kreativt veldig interessant.

Her er noen nøkkelord som jeg vil at du skal filosofere litt rundt og så si hvordan de påvirker Bergeton og deg som musiker.

 

Eksperimentering, fornyelse

Viktig.

Eklektisk musikksmak

Smak.

Perturbator

Kriminell.

Carpenter Brut

Er en stut.

Jan Hammer, Miami Vice, Hotline Miami video game

Hellhammer.

Action, spenningsfilm- og serier

«Commando».

Skrekkfilm

Skrekkfin.

Retrofuturisme, nostalgi

Fleksnes i Lamborghini.

Commodore 64

Fratatt barndom.

John Carpenter, «John Carpenter Powder Ballad»

Pulverballe.

Depeche Mode

Selvmord.

Groove

Grovt.

Fantasi

Forferdelig brettspill.

Sportsbiler, biljakt, nattlig bilkjøring

Livsfarlig

Mystikk

Treholt.

Prangende, flashy

Bergeton.

Dere har også ferdigstilt et nytt album med Umoral og så vidt begynt å teste ut nye ting i forhold til Mayhem. Hva kan vi vente oss fremover med de ulike prosjektene?

Umoral-skiva kommer rett rundt nyåret. Med låter jeg skrev i 2005, som vi spilte inn for 10ish år siden tror jeg. Så DEN blir det meget godt å få ut. Med Mayhem har vi ingenting håndfast enda. Så det er ikke så mye å si om det. Vi kommer uansett ikke til å gjøre noe før vi får fullført verdensturneen som ble avbrutt.

Det ble rapportert i deler av metall musikkpressen (som Loudwire) i vår at du hadde hatt symptomer på Covid-19 i april og dere måtte i karantene med Mayhem etter å ha vært utenlands i USA i forbindelse med turnéforberedelser der borte. Hvordan har du ellers vært påvirket av nedstengningen av samfunnet og Covid-19 tiltakene samt disse skriveriene?

Ja, vi måtte reise hjem etter to dager med preprod i Chicago, på vei til vår første konsert i en 6 ukers turné. Så langt er over 90 konserter kansellert. Både vi, crew og management har ikke mye og gjøre om dagen. Problemet vårt er også at bandets medlemmer bor i 3 forskjellige land, så vi får aldri samlet oss for å gjøre noe som helst før situasjonen blir bedre. Og det ser ut som neste år kanskje også kan bli ødelagt. Men det får bare ta den tida det skal ta, så kan jeg holde på med mitt i mellomtiden, men vi gleder oss til å komme oss ut å spille igjen.

Hvordan har du brukt denne plutselige «dødtiden»?

Helt merkelig å si det her, men jeg har brukt tida til å bygge opp YouTube kanalen min. Og ikke minst har det gått «et par» timer på Bergeton utgivelsen som jeg plutselig fikk tid til å gjøre. Ellers har det blitt mye innesitting på grunn av noia for corona.

Albumet er utgitt av Meus Records og Darkhanbit. Fortell om disse plateselskapene.

Meus er faktisk meg, så det er en selvutgivelse det her. Darkhanbit fra Bergen gir ut CD versjonen for meg i samarbeid med mitt fiktive plateselskap Meus Records.

 

Bergton – Miami Murder

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Huntsville – klanglige landskap i bevegelse mot Chicago

$
0
0

– Vi prøver å viske ut rollene som tradisjonelt rår i en gitar triosetting. Jeg er f.eks. perkusjonist, men jeg vil være fri til å ikke påta meg den rollen. Jeg kan spille rytmisk, men det kan hende at materialet som legges til grunn og måten jeg fremfører det på kan oppleves mer som en fargelegging og som et melodisk element enn et rytmisk element. Vi arbeider også med lange forløp. Tålmodighet og sakte utvikling er viktige grunnpilarer, foreleser trommis og perkusjonist Ingar Zach i trioen Huntsville, som er aktuelle med «Bow Shoulder» på Hubro. Et album improvisert frem sammen med Wilco-duoen Nels Cline og Glenn Kotche, Darin Gray og Cibo Mattos Yuka Honda for ti år siden.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Andreas Ulvo

Uopphørlig maler gjengen frem en slags ambient drift med lekenhet. Det er tilsynelatende enkelt eller minimalistisk, som et lokomotiv som spinner avgårde med nådeløs presisjon. Lytter du mer nøye etter oppdager du alle de små nyansene og de kaotiske utbruddene underveis som gir karakter og temperament. Fokusert og tålmodig pensler de frem vakre behagelig lydlandskap med mange lag, ømt og organisk, men med plass for støy og all verdens ulike klanger. Ingar Zach som trakterer trommer, perkusjon, tabla maskin og droner gir oss noen nøkler til å tre inn i deres spontant, improviserte musikkverk.

Når oppdaget du musikk og hva var det som gjorde at du utviklet et så lidenskapelig forhold til den?

Det er uten tvil mine foreldre som har ansvaret for min interesse for musikk. Ingen av dem er eller var musikere, men de har en genuin interesse for musikk. Min far spilte plater kontinuerlig under min oppvekst. Han installerte tidlig høytalere på badet, kjøkkenet og i stua slik at man kunne høre på musikk ustanselig i alle deler av huset. Det gikk mest i jazz og klassisk, men etter hvert fikk han konkurranse da jeg kom på banen med min musikk.

Hva var den første platen du kjøpte?

Husker ikke, men sannsynligvis enten «Selling England by the pound» eller «The Lamb Lies Down On Broadway» med Genesis, Peter Gabriel og Phil Collins sammen.

Når skjønte du at det var musikk som du ville drive med?

Da jeg var 6 år hadde jeg allerede bestemt meg at jeg ville bli musiker og spille trommer. Min mor kommer stadig vekk med en tegning fra 1. klasse hvor jeg hadde tegnet og skrevet at jeg ville reise verden rundt og spille musikk og bli kjent med folk fra mange land. Det stemmer jo ganske bra med det som faktisk har skjedd oppigjennom årene.

Huntsville er navnet på mange ulike byer i statene. Hvordan ble det egentlig til at dere tok dette navnet og hva ville dere uttrykke med det?

Det jeg regner som det første kapittelet i Huntsvilles historie er konserten vår med den tyske gitaristen Steffen Basho-Junghans på Blå tidlig på 2000-tallet. Siden vi allerede var inne på noe som kunne minne om en slags avantgarde, country-inspirert estetikk, var det først i møte med Junghans at vi satte navn på det vi gjorde. Blå ville ha et navn på konserten og vi kom opp med The Eternal Country Hunt. Selve jakten på en slags musikk som kunne sees på som vår egen ble utslaget tror jeg. Siden The Eternal Country Hunt ble litt for langt, og vi ikke ville ha ordet Country i bandnavnet, kom vi opp med Huntsville. Det hørtes ut som et sted vi kunne identifisere oss med. Lite visste vi da at det var en by i Texas der de henretter flest dødsdømte fanger i USA.

Du har vært involvert i musikalske prosjekter som Agustí Fernández Celebration Ensemble, Batagraf, Chateau Neuf Spelemannslag, Dans Les Arbres, Emo Albino, HISS, Huntsville, Karl Seglems Folk Jazz Ensemble, Labfield, LOOPer, Magnetic North Orchestra, Mural, Muta, No Spaghetti Edition, O₃, Tri-Dim, Trondheim Jazz Orchestra (Trondheim Jazzorkester).

Hva er den største forskjellen med tanke på bandkjemi og musikalsk tilnærming mellom Huntsville og de mange andre musikalske prosjektene? Og hva har du tatt med deg fra de andre konstellasjonene til Huntsville?

Det er masse fin kjemi i alle de konstellasjonene du nevner, men for å si noe om Huntsville bunner det i et trio-samarbeid som startet allerede i 1998. I begynnelsen var vi impro-entusiaster alle tre, og spilte egentlig ganske mye sammen på kammerset. Det var jo ikke mange som holdt på med den slags den gangen. Etter hvert dannet trioen grunnlaget for mange samarbeidsprosjekt under bandnavnet No Spagehtti Edition. Men det var ikke før vi oppdaget linken mellom en tabla-maskin ressonerende med en skarptromme i kombinasjon med lyden av en banjo at lyset ble tent. Da Ivar og jeg oppdaget denne kombinasjonen var det bare å ringe Tonny og prøve det ut. Slik ble Huntsville født. Bandkjemien kan kanskje forklares som en lyttende, anti-verbal kjemi. Det snakkes ikke mye om musikken annet enn at vi deler våre erfaringer og synspunkter rett etter konsert.

Hva er den største forskjellen med Huntsville i dag i forhold til da dere slapp debutplaten «For The Middleclass» i 2006?

Alle tre har andre prosjekter og vi lever ganske forskjellige liv i ulike deler av verden. Vi har kun vært samlet når det har vært konserter. Musikken har utviklet seg sakte, slik den gjør «live», men jeg vil si at de grunnleggende parametrene som vi startet med i 2006 fortsatt er der, selv om materialet og soundet er i stadig forandring. Jeg vil tro at vi er ved et vendepunkt i 2021, da det vil bli lettere å møtes siden jeg flytter til Norge i januar etter mer enn 15 år med base i Madrid.

Kan du fortelle om de andres musikalske styrker og roller i Huntsville?

Vi prøver å viske ut rollene som tradisjonelt rår i en gitar triosetting. Jeg er f.eks. perkusjonist, men jeg vil være fri til å ikke påta meg den rollen. Jeg kan spille rytmisk, men det kan hende at materialet som legges til grunn og måten jeg fremfører det på kan oppleves mer som en fargelegging og som et melodisk element enn et rytmisk element. Vi arbeider også med lange forløp. Tålmodighet og sakte utvikling er viktige grunnpilarer. Vi har brukt å si at vi har gått fra å ha periode følelse til å ha epoke følelse :-). Så sakte kan det gå. Her er noen stikkord som beskriver kvalitetene jeg mener er sentrale hos Ivar og Tonny.

Ingar Zach, trommer, perkusjon, tabla maskin, drone kommandør

Ivar: Infernalsk bra skyv i frasparkene. Fantastisk bra driv. Veldig smakfull og rikholdig klangpalett, lure blandinger av elektroniske og akustiske instrumenter.

Ivar Grydeland,elektrisk og akustisk gitar, pedal steel, banjo, elektronikk

Ingar: God smak i fargelegging og skjulte melodiføringer. En ustanselig søken etter nye klangvarianter og å blande seg inn i den til tider, massive helheten i uttrykket.

Tonny Kluften, elektrisk bass

Ingar: Vi prøver å viske ut rollene som tradisjonelt rår i en gitar triosettinMannen med stoisk ro og en stahet i materialet. En utrolig musikalsk person som aldri slutter å overraske.

Fortell om gjestene som dere har med på albumet. Hvordan kom der i kontakt, hva det er som kjennetegner deres musikktilnærming og hva har de brakt til innspillingen?

Yuka Honda (Cibo Matto), keyboard
Nels Cline, gitar
Glenn Kotche, perkusjon
Darin Gray (On Fillmore), bass

Jeg ble oppmerksom på Wilco etter tips fra Ivar. Nesten samtidig ble Huntsville invitert til en festival i Victoriaville i Canada. Dette var vel den første konserten vi gjorde som Huntsville utenfor Norge. På samme festival var Nels Cline med en trio. Han var svært begeistret for musikken vår og kjøpte med seg en haug med CD’r. Vi reiste sammen med trioen hans til en annen festival i Canada og delte konsert der. I løpet av reisen ble vi godt kjent og snakket om å få til et samarbeid en gang i framtiden. Det ble en realitet da Wilco besøkte Kongsberg Jazzfestival i 2007. Både Nels Cline og trommis Glenn Kotche ble med som gjester på Huntsvilles Kongsberg konsert, som også så dagens lys på vårt andre album; «Eco, Arches & Eras».
Så «Bow Shoulder» er faktisk en forlengelse av vårt samarbeid med Cline og Kotche. Det var de som foreslo en utvidelse med Darin Gray og Yuka Honda.

Hvilket forhold har du selv til deres andre band Wilco,On Fillmore, Cibo Matto og deres soloprosjekter?

Med årene har jeg blitt veldig glad i Wilcos musikk. Det kan vel oppsummeres med at det har blitt et soundtrack til livet . Wilco følger med meg over alt. Jeg prøver å få med meg konsertene når de kommer til et sted der jeg befinner meg. Jeg har ikke noe forhold til de andre bandene. Som slagverker har jeg lyttet til Glenn Kotches soloalbum og setter veldig pris på disse.

Sju personer er mange, nesten uansett når man snakker om musikalsk samspill og samarbeid, men ihvertfall når det handler om en form for improvisasjon. Hvordan fikk dere det til å fungere så bra?

Spørsmålet er om det fungerte så bra som det høres ut som. Det er 10 år siden vi spilte inn denne musikken i Wilcos studio i Chicago. Jeg husker det som veldig kaotisk, og det er vanskelig å høre alt som skjedde. Jeg husker også at sønnen til Darin satt i sofaen å så på fotball-VM mens opptaket gikk. Som fotball-interessert fikk jeg også med meg litt. Mener å huske det var Spania som spilte. Ivar har gjort en kjempeopprydning og har redigert og mixet materialet. Uten hans innsats tror jeg aldri dette ville kommet ut. Det første utkastet (dvs. råmiks) som ble presentert, var det ingen som ble kloke av. Men med en fast hånd og en tro på materialet som var spilt inn gikk Ivar til verks og resultatet er nå endelig ute.

Hadde dere noen cues eller ledetråder i forveien for hva dere ville spille inn denne dagen?

Nei, dette var improvisert fra første stund.

Man føler, som det sies i tekstheftet, at gjestene underkaster seg Huntsvilles uttrykk uten å ta bort sine egne musikalske signaturer. «Bow Shoulder» føles som en Huntsville- plate. Hva var det som gjorde at det klaffet så bra mellom dere som musikere?

Hehe, ja. Jeg tror både Glenn og Nels var interessert i å ta utgangspunkt i Huntsvilles estetikk og lydverden. Da var det ikke vanskelig å improvisere sammen. Det har alltid vært plass til andre stemmer i musikken vår, og med kvalitetene til Nels,Glenn, Darin og Yuka synes jeg at de fant løsninger og plass til å sette sitt preg på videreutviklingen av «Huntsville»-musikken.

Hvordan vil dere selv oppsummere essensen i Huntsvilles musikk? Hva er Huntsville?

Tid og tålmodighet.

Huntsville og On Fillmore hadde en felles konsert dagen i forveien på spillestedet Millenium Park i Chicago hvor også Kotche og Cline ble med underveis i settet til Huntsville. Hvor viktig var dette som en form for forberedelse til det som skulle skje dagen etterpå?

Jeg vil ikke si at det var veldig viktig. I studioet ble også Darin og Yuka med, og studioinnspillingen var noe helt annet enn konserten dagen før. Konserter er som regel en ganske annerledes situasjon enn en innspillingssituasjon.

Dette var heller ikke første gangen dere spilte sammen. Da Wilco og Huntsville begge opptrådte på Kongsberg Jazzfestival ble også Kotche og Cline med Huntsville på scenen. Opptak ble gjort, som resulterte i sporet «Eras», som man kan finne på plata «Eco, Arches & Eras» (2006) på Rune Grammofon.

Hva er likhetene og forskjellene mellom de to musikalske samarbeidene dere har hatt sammen? Hva var annerledes denne gangen i Chicago?

Samarbeidene er beslektede. Utviklingen i Huntsvilles musikk går langsomt. Det kan også sies om samarbeidet med Nels og Glenn. Selve spillesituasjonen har ikke forandret seg så mye oppigjennom årene, men det musikalske resultatet, som er dokumentert i form av albumet «Bow Shoulder», er annerledes, ettersom det er gjort en betydelig post-produksjon jobb som har løftet frem andre lydlige fokus enn en normal Huntsville konsert.

Platen ble innspilt på Wilco Loft, i Chicago 29. juni, 2010. Fortell om det stedet og hvordan rommet har satt sitt preg på lydbildet på plata.

Vi var alle plassert hulter til bulter i et stort lokale. Det er ikke et vanlig studio, men et industrilokale som bærer preg av at det spilles, soves, lages mat i alle kriker og kroker i dette store lokalet. Vi ble skilt fra hverandre med mobile vegger for å minske overhøring mellom instrumentene. I og med at alle står i samme rom, kan man forvente mye overhøring, noe som setter sitt preg på soundet og mulighetene/begrensningene for redigering av materialet.

Det er mer enn ti år siden disse opptakene ble gjort. Hvorfor har det tatt så lang tid før dere bestemte dere for å gi ut dette materialet?Hvorfor kommer de først på plate nå?

Vi har gått mange runder med miksing. Det har vært en tidkrevende prosess, som først og fremst Ivar har stått i. Det var også snakk om å gi ut albumet på andre labler, helt til vi bestemte oss for å skjære igjennom å gi det ut på Hubro.

Albumet har fått tittelen «Bow Shoulder». Hva vil dere kommunisere med tittelen?

Vi vil ikke kommunisere noe spesielt. Det var en tittel som hørtes bra ut. Det ligger ikke noe skjult budskap bak denne tittelen.

Et grått, disig bilde av et par vindmøller på den amerikanske prærien eller noe preger coveret til platen. Fortell mer om dette bildet og valget om å bruke det til omslaget og hva dere ville uttrykke med det.

Dette bildet var det nærmeste vi kom et kompromiss med Hubros designer. Bildet vi ville ha falt ikke i smak hos designer, så vi måtte gå litt frem og tilbake. Det er uansett mange referanser til amerikansk folkemusikk i vår musikk. Både skjulte og mere iørefallende referanser. Derfor er et landskap med prærie ikke så langt unna hva vi hadde sett for oss som et akkompagnement til musikken på platen.

Det er utelukkende en digital og en CD-utgivelse. Hva er deres forhold til ulike musikkformater som LP, CD, kassett, mp3 og strømming?

Vinyl hadde vært ideelt, men formatet passet ikke denne gangen pga. lengden på sporene. Jeg er tilhenger av å ha mange formater, og å velge et format som passer til hver enkelt utgivelse. Det er også fint å vite at musikken lever videre selv om de fysiske formatene blir utsolgt.

Platen er produsert av Ivar Grydeland. Hvorfor det valget og hva er fordelen ved å selv gjøre denne oppgaven?

Som så mange ganger før, viste det seg at det er best å gjøre alt selv for at ting skal komme ut, og for at det skal bli bra nok. Denne gangen var det eneste mulighet å la Ivar få frie tøyler til å ta valg og å stake ut kursen.

Her er noen nøkkelord som jeg vil at du skal filosofere rundt ditt forhold til og si litt om hvordan dette preger Huntsville.

Teksturelt samspill

Lete etter materiale som fellesnevner for improvisasjon.

Mørke melodilinjer

Heia Tonny.

Ambient drift

Et av Huntsvilles sterke sider. Klanglige landskaper som varer, men samtidig i stadig bevegelse.

Loop

Vi bruker ikke det.

Improvisasjon

Ja, et viktig redskap i den skapende prosessen.

Repetisjon

Repetisjon, ja, men med en tvist.

Låtlengde

Langt….

Eksperimentering

På kammerset.

Jazz

Nei.

Fingerplukking

Vi holder på med det ja.

Bruk av redskap som bue, metall og liknende på bass- og gitarstrenger

Vi søker alltid etter spesifikke lyder som virkemidler mot et musikalsk resultat. Alle redskaper er tillat for å oppnå disse resultatene.

The Necks

Bra band. Helt klart en inspirasjon.

Enkelhet

Ikke nødvendigvis et mål i seg selv.

Instrumental musikk

Mer abstrakt, færre referanser.

Rare lyder

Finnes ikke.

Kan dere fortelle om forholdet til de to plateselskapene Rune Grammofon og Hubro som dere har jobbet sammen med og deres rolle i musikk-Norge.

Både Rune Grammofon og Hubro gjør en viktig jobb i promotering av norsk musikk, spesielt musikk som faller utenfor sjangere og som ikke nødvendigvis har en kommersiell appell. Veldig viktige begge to.

Kommer vi til å få oppleve disse komposisjonene live?

Nei, dette er improvisasjon. Og i disse dager er det i tillegg vanskelig å samle alle musikerne.

Hva skjer med Huntsville fremover og hvilke andre spennende prosjekter jobber dere med om dagen?

Vi holder på med et nytt album. Det tar tid. Og det har vi også mer av nå om dagen. Du skal ikke se bort ifra at vi står ved et vendepunkt. Jeg har følelsen av at vi alle tre er i en prosess som kan lede fram imot en annerledes musikk.

Hvordan har dere blitt påvirket av nedstengningen av samfunnet og Covid 19-tiltakene?

Det sier seg selv at nedstengningen har gjort at vi ikke spiller konserter lenger. Livsgrunnlaget for vår virksomhet er satt på vent. Veldig frustrerende, men også en mulighet for refleksjon og nye ideer.

Kan du til slutt velge 12 låter, fire hver som på en eller annen måte har påvirket Huntsvilles musikalske?

Jeg velger å nevne fire musikere/komponister som for meg har hatt stor betydning for hvordan og hva jeg bidrar med, ikke bare i Huntsville, men også i andre sammenhenger.

– Morton Feldman
– Nusfrat Fateh Ali Kahn
– Gillian Welch
– Salvatore Sciarrino

 

Huntsville – Bow Shoulder

 

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Auden Prey – nevrotisk og melodisk FM-pop

$
0
0

– I gjengen lyttet vi mye til indie og forskjellig cred-, støymusikk og frijazz. Men alt av låtideer som kom til meg, var så melodibasert og banalt poppa at jeg lenge følte jeg måtte ha en ironisk distanse til det.

Av: Jan-Olav Glette / Foto: Simen Øvergaard

Auden Prey-albumet «The Game» har noe uanstrengt, behagelig over seg, som drar deg inn i det musikalske og tekstlige universet til Audun Heggdal Pedersen. Det at han henter inn hjelp fra fremragende vokalister som Linnea Dale og Silje Høgevold eller instrumentale bidrag fra folk som Hans «Snah» Magnus Ryan, Lars Horntveth og Even Ormestad, er også med på å løfte dette til slitesterk popmusikk. Med tekster om det forunderlige livet og kjærlighetens mange veier og et lydbilde trygt forplantet i 1970-tallets singer/songwriter tradisjon, men med plass for indiepop, barokkpop og noe psykedelia, lager han ganske umiddelbare og også relativt slitesterke låter.

Her kan du lese om det tette samarbeidet med produsent og barndomsvennen Sigurd Thomassen, hvordan han fikk med seg elitemusikere og veien fra ironisk distanse til musikalsk autensitet og ærlighet.

Kan du først fortelle om band-, artistnavnet Auden Prey og bakgrunnen for det?

Det begynte som et moronavn jeg brukte til noen låtideer som jeg spilte inn midt på 2000-tallet, som etter hvert slo an som nachspieldemoer i vennegjengen etter at jeg hadde rømt til utlandet pga. kjærligheten. Men da kjærligheten tok slutt en dag i 2013, ville vennegjengen (som basically var Pow Pow) ha meg hjem igjen til Norge for å spille inn disse låtene i studio, forutsatt at artistnavnet forble som det var. Inni de hysterisk morsomme hodene sine tror jeg de så for seg et slags sirkusnummer med drøy og ironisk inderlig, men samtidig god og fengende popmusikk, se for deg Sting møter Prefab Sprout… Innen da hadde jeg imidlertid begynt å finne et musikalsk uttrykk som var mer oppriktig, og prosjektet endret seg snart mer og mer til denne ærlige versjonen av meg selv i et uventet og superheldig samarbeid med noen landets beste musikere. And the name stuck, som dem sier.

Hvilket forhold har du selv til jakt og byttedyr?

Et høyst begrenset ett. Det hender katten vår, Pavel, kommer hjem med mus i nebbet. Hvis jeg ser det tidsnok, prøver jeg å hjelpe musa. Da går jeg ut og tar Pavel i nakkeskinnet så han skal slippe musa. Er den relativt uskadd, lar jeg den pile. Ellers tar jeg en spade og dæljer løs på den så hardt jeg kan, slik at den dør fort og Pavel ikke får muligheten til å dra seigpininga ut noe mer. Når musa er død, knasker han den i seg, og vi er venner igjen. Men jeg fisker gjerne, og da driver jeg ikke med noe catch and release.

Når og hvordan oppsto din interesse for musikk og hva var det som gjorde at du brukte så mye tid og energi til å spille og synge?

Den har vært der siden jeg bygget lego og hørte på de to Beatles-kassettene mine (de rød og blå samleplatene) som 5-6-åring. Eller egentlig før det også, for jeg var allerede veldig gira på Maj Britt Andersen, Thorbjørn Egner, Knutsen & Ludvigsen, Pelle Politibil og Grieg før de nevnte kassettene kom inn og knuste all konkurranse. Som 12-åring fikk jeg min første el-gitar, og så fortsatte det derfra. Synginga mi ble egentlig heiet fram i 20-årene av Sigurd Thomassen, produsent og generell med-makker på plata, bestekompis fra videregående og en av de i Pow Pow). Før han ga meg litt bekreftelse på at jeg kunne synge, tenkte jeg egentlig at gitar var det eneste jeg hadde på gang.

Det tok deg litt tid før du for alvor våget og satse og tro på deg selv som musiker. Hvordan var prosessen og hva var det som var utslagsgivende for at du nå endelig har våget å ta steget fullt ut, eller ihvertfall nok, til å gi ut album og spille stadig flere konserter?

Før følte jeg ikke at låtideene mine kunne bli til den typen musikk som jeg selv foretrakk i tenårene og i 20-årene. Da hadde jeg ganske smal og fordomsfull smak, men den ble mindre fordomsfull etter at jeg flyttet til Mexico i ca. 2010 en gang, og jeg begynte gradvis å se kvalitetene i det som hadde en tendens til å tyte ut av meg som potensielle låtideer, og dermed også å jobbe mer skikkelig med disse. Sigurd og to til fra Pow Pow som skulle danne plateselskapet Aftertouch Records, nemlig Per Magnus Gundersen og Thomas Aslaksen, likte også enkelte demoer jeg hadde laget før jeg flyttet samt noen jeg delte med dem mens jeg var i utlandet. Og i 2014, etter at forholdet mitt i Mexico hadde tatt slutt, plateselskapet var i ferd med å dannes og jeg var hjemom i Norge og møtte alle sammen igjen for første gang på mange år, inviterte de meg til å samarbeide med dem. Jeg så det som en fantastisk mulighet, og bestemte meg for å flytte hjem til Norge. De siste årene i Mexico brukte jeg på å skrive flere låter og øve opp sangstemmen før jeg endelig fikk til å flytte hjem i 2016, og samarbeidet kom i gang for fullt. Når vi i tillegg etter hvert fikk med oss flere av Norges beste musikere på prosjektet bare fordi de likte det de hørte, følte jeg det selvsagt som en ganske solid bekreftelse på evnene mine som låtskriver.

Hvilke vokale idealer har du og hvordan har du funnet frem til den sangstilen som du har i dag?

Før stemmeskiftet sang jeg mest Beatles, men etter det gikk det i Hendrix, Clapton, Green Day, Smashing Pumpkins, The Cure, Radiohead, Sonic Youth… det som kan sies om hver av sangerne er at de har sterke karaktertrekk i stemmene sine. Jeg etterapet disse, og sang ofte med mye press på stemmebåndet. Sting er også en liten joker oppi det hele, som jeg tror fikk meg til å synge bedre, gitt det utgangspunktet jeg hadde. I mer voksen alder har jeg lyttet mye mer til vokalister og blitt bevisst den uendelige detaljverdenen som kan ligge i en vokalprestasjon. Fra indisk musikk har spesielt Kaushiki Chakraborty imponert meg med fullstendig dryg teknikk og musikalitet…

Et ideal jeg setter høyt, er sånn fullstendig uanstrengt synging i et leie som ligger midt mellom bryst- og hodeklang, sånn som Chet Baker. Og om jeg aldri helt kan mestre det leiet, så ønsker jeg i alle fall å mestre uanstrengt, jevn synging, slik som João Gilberto.

Dette med synging kan jo grense litt mot sport i blant. Slik som i alle talent- og sangkonkurranser. Der er synging og opptreden blitt til en idrettsgren. Jeg hater det ikke. Jeg tror jeg kunne hevdet meg, at jeg ville lært masse og at det hadde vært (for det meste) moro. Men det er ikke primært derfra, fra ønsket om å prestere eller imponere, jeg kommer når jeg skal formidle en sang. Da handler det om å gi sangen den vokaldrakten som kler den best og som kommer minst i veien for hva teksten og musikken uttrykker. Dette med å komme minst mulig i veien henger sammen med ønsket mitt om å kunne synge uanstrengt. Anstrengelse i stemmen er min største bøyg.

Så kanskje sangstilen min, hvis den kan kalles en stil, er basert på at jeg hele tiden søker å bli fortrolig med stemmen og bruke den på en så behagelig måte som mulig for å formidle den sangen jeg synger. Så det kommer jo an på sangen. Det har blitt en del falsett på denne plata. Jeg har visst en tendens til å lage låter med mye falsett i. Det kan være ganske skummelt live.

Hvilket forhold har du til kassegitaren/den akustiske gitaren?

Jeg elsker den. Jeg er enkel og liker Martin-gitarer. Men kassegitaren generelt er gull. Den trenger ingen effektpedalbrett eller amp som må drasses rundt. Den funker i intime settinger så vel som i PA. Jeg beundrer spesielt Jan Eggums liveklimpring på kassegitar. Han komper seg selv perfekt, med bassganger og subtile orkestreringer over gripebrettet. Uanstrengt. Ryddig og tilsynelatende enkelt, men egentlig komplekst og vanskelig. Joni Mitchell og Lindsey Buckingham er også store kassegitar-idoler for meg. Men jeg har også et ønske om å spille mer el-gitar i framtiden. Rocke litt. Dra en velplassert solo. Bruke noen snasne effekter

Du har tatt med deg en rekke dyktige musikere som gjester  i studio. Hvordan har de ulike samarbeidene kommet til, hva  synes du er de ulike musikernes styrke og hva de har brakt til plata og låtene de er med på?

Sigurd Thomassen (Pow Pow

Jeg elsker den katta. Vi ble kjent på videregående, og siden da har han vært både en nær venn og et stort musikalsk forbilde for meg. Han har produsert plata i tillegg til å være studiotekniker, instrumentalist (koringer, gitarer og alt mulig med tangenter) og medkomponist. Han er også med meg live veldig ofte, og er egentlig 50% Auden Prey.

Even Ormestad (a-ha, Jaga Jazzist)

Han kom inn tidlig. Mellom Per, Thomas, Sigurd og meg var det alltid en dialog om musikere vi «hadde tilgang på» og om jeg kunne ønske meg at vi spurte dem. Jeg kjente ham ikke personlig, men det å spørre Even var en no-brainer. På den tiden hadde han bassa for Pow Pow i en periode. Jeg møtte han for første gang da han og Sigurd hadde jobbet seg gjennom «You Can’t Be Serious», «Save Us» og «The Game» på en ettermiddag. Jeg kom til studio for å hilse på og høre hva de hadde spilt inn. Jeg prøvde å ta det kuli, men jeg ble jo ganske starstruck, og det var sykt imponerende hvordan han hadde løftet låtene. Det er de samme basspora du hører på plata, og all annen bassing der er også hans. Og han har stilt opp flere ganger live. Even er en enorm ressurs. Han spiller bass for a-ha, men er aldri for kul for deg. Han er med fordi han digger det, liksom. Det er vanskelig å kjenne på noen større bekreftelse som låtskriver enn den attesten der.

Arne Kjelsrud Mathisen (I Was A King, Heroes & Zeros, Mirror Lakes)

Mye på samme måte som med Even, var Sigurd og jeg enige om at vi ønsker oss Arne med på prosjektet. Men Arne kjente jeg fra før. Helt siden vi gikk på samme musikklinje på videregående ønsket jeg å spille i band med Arne. Også han fikk høre låtene vi holdt på med, og sa ja til å spille på dem fordi han likte det han hørte. Bortsett fra «Save Us», hvor Thomas Aslaksen spiller trommer, er det Arne du hører på slagverk gjennom hele plata. Som Auden Prey har jeg til nå aldri stått på scenen med en annen trommis enn Arne. Jeg er fryktelig glad i Arne, som er et tvers gjennom godt og talentfullt menneske.

Hans Magnus Ryan (Motorpsycho)

Et stort idol, både som låtskriver, gitarist og vokalist. Det var Sigurds idé å sende ham en e-post med forespørsel om å legge til noe gitar helt fritt til «Process and Reality». Jeg skjønte hva Sigurd mente, Snah-gitar kunne virkelig kle låta, men jeg syntes det hele var litt overmodig og trodde ikke at vi skulle få svar. Plutselig hadde Sigurd likevel et svar fra Snah i inboxen om at han gjerne kunne spille, og at han til og med kunne kjenne seg igjen i teksten. De magiske gitarspora han endte opp med å legge på låta kunne Sigurd eller jeg aldri ha funnet på selv.

Lars Horntveth (Jaga Jazzist, Amgala Temple)

Et lykketreff! Også Lars ble med fordi han likte og så potensialet i låta. Han smatt bare innom en formiddag han hadde en ledig stund og la noen få spor av rent gull veldig raskt og effektivt. Han skulle visst få en sixpack for jobben… men de som på mine vegne og helt uten å konsultere meg hadde tilbudt ham denne litt hånlige «betalingen» presterte dessverre å drikke store deler av den mens han spilte inn… så det er noe å tenke på når du hører Lars’ eminente saksofonsolo på «You Can’t Be Serious», at jeg fortsatt skylder ham en ussel sixpack for den! (Og han skal absolutt få den også, en dag det passer seg slik.)

Knut Sævik (Side Brok, Mungolian Jetset, Sex Judas)

En nydelig fyr og en utømmelig kilde til musikalsk input, som ikke bare har bidratt med piano og keys i studio, han har også vært med flere ganger live. Og han har lånt oss de ekstremt finjusterte studioørene sine og gitt oss tilbakemeldinger på mikser underveis. Knut leier i de samme lokalene som Aftertouch. Han har alltid vært hjelpsom og generøs med lån av utstyr og ekspertise.

Eirik Dørsdal (Augur Ensemble, Picidae)

Sigurd, Eirik og jeg gikk i samme klasse på musikklinja på videregående. Jeg er stor fan av Love:Fi der Eirik spilte sammen med blant andre Haldor Røyne og Hanne Kolstø. Da vi trengte litt blås på slutten av «Baby, Let’s Break Our Hearts», spurte vi Eirik, som var grei å si ja, selv om det nødvendige prestasjonsnivået for låta kanskje ikke er så høyt og kunstnerisk som det han ellers presterer i prosjektene sine. Det ble dritfett da!

Andreas Rutlin (Pow Pow)

Helt magisk på gitar og tangenter! Han la Rhodes på «The Game» og piano på «You Can’t Be Serious». Begge deler løfta låtene noe enormt, og for sistnevnte prestasjon, som var en slags Debussy-inspirert affære, som endret de originale akkordene i verset til det bedre, fikk han 10% låtskriver-royalties på låta. Andreas er også en nær og spesiell venn som jeg setter høyt.

Øyvind Røsrud Gundersen (Rumble in Rhodos)

Spiller saksofon sammen med Eiriks trompet på slutten av «Baby Let’s Break Our Heart». Øyvinds kjærlighet til saksofonen gjenspeiles i tilnavnet hans Øyvind «Sax» Røsrud Gundersen. I tillegg til å være en svært musikalsk og habil instrumentalist (spesielt på bass og gitar), er Øyvind en drivende god produsent (f.eks. Louiens «None of My Words»), som også har lånt oss sine sylskarpe ører og gitt verdifulle tilbakemeldinger underveis.

Per Magnus Gundersen (Pow Pow)

En veldig sentral og viktig støttespiller gjennom hele prosjektet! Som eier av Aftertouch har Per hatt det offisielle ansvaret som manageren min, men til tider har han vært mer som en støttekontakt for meg. I tillegg til business-siden, har vi både et nært vennskap og konstant musikalsk utveksling. I studio dukker han opp i ny og ne for å bedrive litt bunnsolid A&R, og på en riktig god dag får vi han til å fyre opp DX7-en. Da kan det oppstå magi, som den gangen han la den utrolig vakre, Kate Bush-inspirerte hvalsangen, som er på introen og mellomspillet til albumets tittelspor «The Game». Etter andre hvalsangstrofe kan den oppmerksomme lytter også legge merke til aftertouch-effekten som kommer når man holder en tangent nede lengre enn lyden varer, og som har gitt navn til plateselskapet.

Linnea Dale (Donkeyboy)

En svært talentfull artist med en ikonisk fløyelsstemme! Linnea har støttet meg i tykt og tynt, og inntrykket mitt er at hun har hatt det gøy med å opptre og delta på noe som er ganske low key, og likevel kler henne som artist såpass bra som prosjektet vårt gjør. Fra hun sa ja til å synge på «You Can’t Be Serious» til jeg hadde skrevet ferdig duett-teksten til «Baby, Let’s Break Our Hearts», med henne i tankene som ønske-duettpartner, og hun sa ja igjen, hadde vi rukket å bli gode venner. Jeg er svært takknemlig for Linneas generøse bidrag til prosjektet både i studio og live. Dersom prosjektet var et band skulle jeg gjerne hatt henne med meg i front.

Silje Høgevold (Ole og Silje Huleboer)

Ekstremt dyktig og uanstrengt sanger fra Valle i Setesdal. Vi møttes da jeg gikk de to siste årene av videregående på folkemusikklinja der mellom 2000 og 2002, og vi var til og med ungdomskjærester i et par uker. Seinere, og da kun som gode venner, framførte vi Radioheads «The Tourist» fra «OK Computer» med fullt band på en skoleavslutning. Hun sang lead og jeg koret, og det var pokker så fint! Da jeg kom hjem til Oslo etter årene i Mexico var Silje i tankene mine som en mulig samarbeidspartner helt fra starten. «Are You Coming Down», som hun synger på, ble spilt inn helt i starten av prosjektet.

Her er et klipp fra da:
https://fb.watch/1dLLztya-o/

Øyvind Blomstrøm (Ikke Bare Bare Egil Band Band, El Cuero, Orions Belte)

Øyvind var Sigurds forslag da vi skulle finne noen til å spille lap steel på «The Game» (låta). Først hadde Sigurd spilt lap steel på opptaket, men dette notorisk vanskelige instrumentet er ikke Sigurds hovedinstrument. Dvs. Sigurds opprinnelige lap steel-spor var nesten perfekt, men vi følte vel at vi burde gi oppgaven videre til noen som kunne gjøre det helt perfekt, og det viste seg å være Øyvind.

Hva er det som karakteriserer Audun Heggdal Pedersen som låtskriver og musiker. Hva er hans musikalske styrke og hvordan er han å jobbe med?

Sigurd Thomassen:

Auden Prey opererer i et slags parallelt musikalsk univers der den blå til Beatles fortsatt er den gyldne standarden for hva musikk skal være og Kygo jobber som regnskapsfører. På sitt beste er låtene hans komplekse, melodiske, nære, nevrotiske og vakre på en og samme tid. Jeg finner ingen annen forklaring på hvorfor alle de utrolige musikerne som spiller på plata har blitt med, det er rett og slett interessant musikk å jobbe med!

I hvor stor grad ser du på Auden Prey som et band eller som ditt eget uttrykk? Kan det bli et band eller vil det for alltid bli deg med spesielt inviterte gjester?

Jeg hadde elsket å være med i et band som gitarist, sanger og låtskriver. Flere av de som er med, og jeg selv, har lekt med tanken på at vi er et band, men jeg tror ingen av oss helt ser hvordan vi skulle løsrevet oss fra hvordan prosjektet har hatt meg i front fram til nå. Auden Prey er en artist som kan opptre helt alene, og det vil fortsatt være Auden Prey. Når det er sagt, ser du meg lovlig sjeldent uten Sigurd. Vi to er de facto et band med alt han har brakt inn i plata av produksjon, instrumentering og kreativt samarbeid. Men om vi hadde gitt oss selv et bandnavn, og ikke kalt prosjektet «Auden Prey», så måtte vi selvfølgelig også ha hatt med flere av Sigurds låter. Han er en fantastisk låtskriver!

Du gikk på musikklinja i Grimstad sammen med blant andre din nevnte samarbeidspartner Sigurd Thomassen. Hvordan innflytelse og hjelp har du hatt av den musikalske skoleringen som dere fikk der?

Jeg husker at vi sang Bachs «Komm, süßer Tod, komm selge Ruh» i skolekoret under ledelse av Tor Livar Grude, i den versjonen som Knut Nystedt har arrangert under tittelen «Immortal Bach» der koret først synger seg gjennom den originale komposisjonen før det hele gjentas der seksjoner av koret holder hver tone i et forskjellig antall takter slik at det oppstår et dissonerende mønster som henter seg inn i slutten av hver strofe… (den interesserte leser kan kanskje google verket, hvis forklaringen min gir lite mening.) Jeg elsket, og elsker fortsatt, denne korte, men perfekte, og dystre, men himmelske trudelutten til Bach, og det var en dypt meditativ, musikalsk opplevelse å framføre Nystedts tillegg til verket. Slik fikk jeg ørene opp for både Bach og samtidsmusikk. Det står for meg som det aller viktigste jeg tok med meg fra Dahlske.

Har du noen gang spilt band? Eventuelt hvorfor ikke det? Hvordan var det? Eller har du alltid vært en sånn som mer gjør egne ting og  får folk med seg til å fremføre dette?

Sigurd og jeg hadde hver våre «band» på Urørt med litt sånn drøy gubbepowerrock der hans het The Roulettes og mitt het Sovjet Park. Det var jo ikke seriøse prosjekter eller faktiske band, men leken var god, og vi fikk øvd oss på låtskriving. Vi hadde et «ekte» band også, som vi kalte No Details, men som aldri spilte konserter, og så hadde vi en eller to øvinger med et band vi kalte Spanish Bombs (etter låta til The Clash) med den potensielle megahiten «Lipstick & High Heels», som verden dessverre aldri har fått høre. Sigurd hadde andre, mer seriøse prosjekter som tok opp tiden hans, og jeg turte ikke satse på eget material. I gjengen lyttet vi mye til indie og forskjellig cred-, støymusikk og frijazz. Men alt av låtideer som kom til meg, var så melodibasert og banalt poppa at jeg lenge følte jeg måtte ha en ironisk distanse til det.

Albumet har fått navnet  «The Game». Hvorfor det valget og hva har du ønsket å fortelle gjennom den tittelen?

Jeg har aldri likt å konkurrere. Istedenfor å kjenne på en motivasjon til å prestere eller forbedre meg, blir jeg fort demotivert av den litt masete og forventningsfylte stemningen som kan oppstå i spill. Etter hvert som jeg vokste opp, opplevde jeg at samfunnet på mange måter var som et spill som alle var tvunget til å delta i. Gjennom sterk nok innsats kunne du vinne muligheten til å leve av å konkurrere innenfor favorittaktiviteten din, men konkurrere måtte du åkkesom. Alternativt kunne du ta til takke med enklere og kjedeligere oppgaver, men du ville uansett måtte ofre store deler av de aller fleste dagene i livet på å fylle en eller annen funksjon i samfunnets spill. Bare svært få og privilegerte «spillere» kunne nyte en slags frihet fra all konkurranse og likevel holde på med akkurat hva de ville. Kanskje fantes det måter å ha superflaks i «samfunnsspillet» på, slik at man kunne bli helt fri?

Men mens jeg i 20-årene gjerne skyldte på samfunnet for at livet var vanskelig å få til slik jeg ville ha det, har jeg seinere innsett at livet, i den grad det er som et konkurransepreget spill, er slik for alle og enhver, på alle mulige plan, og uavhengig av samfunnstype. Alle har massevis av catch 22-aktige hindre å komme seg forbi, om det er på det sosiale eller fysiologiske plan og det står om liv og død fra den ene dagen til den neste, eller om det er på et personlig, mentalt plan og det står om å finne mening i en trygg og forutsigbar tilværelse der det kanskje ikke finnes noen innlysende grunn til at du trenger å eksistere i det hele tatt. Det er selvfølgelig en privilegert situasjon å bli født inn i virkeligheten på et sted som Norge, der alt er trygt og forutsigbart. Men poenget med å oppnå et samfunn der alt er trygt og forutsigbart bør jo være å ta seg tid til å se forbi midlene til velstand og oppdage alt som er digg i seg selv og gir mening til det å bare være til. I så måte finner jeg mening i å skape noe som har en forløsende virkning gjennom hva det uttrykker og gjennom hvordan dette uttrykkes, sånn som en låt som sitter slik den skal. I tillegg til musikkopplevelsen i seg selv, er forløsning fra livets endeløse konkurransejag et viktig mål for meg med hva jeg lager, og det er det som er tema på platas tittelspor «The Game». Jeg har tro på å jobbe godt framfor å jobbe hardt. Jeg tror at dersom Sigurd og jeg hadde jobbet hardt med «The Game», så ville resultatet ha blitt anstrengt. Plata uttrykker at konkurransementalitet er et jævla styr og noe vi kan bli offer for, men jeg forsoner meg også med konkurransen idet jeg lener meg tilbake i den og lar elva flyte som den må.

Hva var/er ditt/dine favorittspill eller din favorittlek(er) i barndommen og i voksen alder, og hvorfor?

Problemet er jo nettopp at jeg ikke er noe konkurransemenneske! Men her forleden spilte jeg et nytt kortspill med vennene mine. Det heter Mind, og går ut på at spillerne rundt bordet nesten gjennom telepati må koordinere hvem som legger på kortene sine i hvilken rekkefølge. Jeg må innrømme at jeg ble frelst og gjerne vil spille akkurat det spillet flere ganger.

 

Omslagsbildet er tatt av Anett Holmvik. Fortell om henne og valget av dette fotografiet av en dalmatinerhund på vei ut av en stall. Og hva med designet og de andre bildene på coveret der hunden spiller en sentral rolle mens du selv får kle baksiden med et litt sommerdiffust skogsbilde?

Anett og jeg har vært kjærester og samboere siden våren 2019. Vi bor på Holmlia sammen med katten vår Pavel, og venter vårt første barn (det første for begges del) i slutten mars 2021. Anett er en dyktig hobbyfotograf, og på den tiden vi ble sammen hadde prosessen med plata allerede stagnert lenge, og jeg var på leting etter et mulig omslagsbilde til LP-en for i det hele tatt å kunne visualisere den og bestemme hvilke låter som skulle med på den. Alt dette falt på plass da jeg så dalmatinerbildet i arkivet hennes. I tillegg til å være et blinkskudd av en vakker bikkje i et øyeblikks perfekt tassetrav ut av det dunkle og over i sollysets innramming, spiller bildet på kontraster i det svarte og hvite på dalmatineren, lyset fra porten som en hvit sjakkrute mot mørket fra hjørnene rundt, bevegelsen innenfra og ut… det ser ut som om hunden skal på eventyr, kanskje på jakt. Stedet er en stall, det står en traktor på utsiden, og man får en country-følelse… Game: sjakkbrett, jakt, Prey: byttedyr…

Designet er utført av Eirik Waldemar Fjerdingstad. Jeg gav ham bildet til Anett med den ene, strenge føringen at dette skulle på forsiden, uklippet og uten skrift eller andre ting over bildet. I tillegg fikk han flere bilder, som ble tatt av fotograf Simen Øvergaard i 2016. Bildene viste enten meg i skogen eller de viste bare skogen. Huset som du aldri trenger å forlate, som jeg synger om i låta «Leave the House», kan riktignok være et klaustrofobisk rom dypt inni storbyen, men det kan også være et hjem slik skogen og økosystemet er et hjem. Både huset og skogen innbyr til en ensomhet i ly fra samfunnets og livets konkurranser, det ene stedet på en trang og sykelig måte, det andre på en romslig og sunn måte. Jeg føler at Simens bilder og Eiriks sammensetning av dem inviterer oss (og dalmatineren) inn til dette gode og fredelige stedet, til skogen, der du kan komme bort fra alt som står på spill i et konkurransepreget liv. Ellers er det også en del symbolikk og detaljer i designet, som det er kult å oppdage på egenhånd, og tekstene til alle låtene står på innersleeven. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med gatefold-omslaget til plata.

Flere av låtene dine har funnet veien til radiolister og du oppgir også amerikansk radiovennlig pop fra 1970-tallet som en referanse. Hvor viktig er det for deg at musikken din skal passe inn i det formatet eller være nynnbar og hvordan føles det når du opplever å få høre deg selv på radio?

Det er ikke så viktig for meg å passe inn i et format, selv om det er fint når en samling låter virker forståelig gjennom et par felles holdepunkter. Nynnbarhet setter jeg ganske høyt som et ideal for hva jeg lager. Jeg ønsker ikke å «imponere» noen med kompleksitet eller høy vanskelighetsgrad. Hvilke godhetsparametere en går etter, er jo bare en smakssak, men jeg opplever at jeg liker egne ideer bedre og bedre når de prosesseres gjennom sånne formmessige eller stilmessige tester som «er det nynnbart?», «er teksten/melodien/formen så lite innfløkt eller søkt som jeg kan få den uten å redusere hva jeg likte ved ideen i utgangspunktet?», «finnes det en lettere og kulere måte å spille dette på gitar/piano etc. på?». Og igjen, når det låter uanstrengt, så har jeg med en gang større tiltro til det. Dermed stiller jo 70-tallet sterkt som ideal.

Det kiler i magen å høre sanger fra eget prosjekt på radio.

Plata er spilt inn i Aftertouch Studio. Fortellom om det lokalet og hvilket preg det har satt på lydbildet på plata.

Det er det samme stedet som den nyeste plata til Linnea ble spilt inn. Det er Sigurds domene. Med ham både bak spakene som produsent og innimellom amper og stativer som lydtekniker, er dette studioet en boltreplass for ham og alle han samarbeider med. Rent romlig og akustisk strekker det helt fint til, men jeg vil si at magien sitter i Sigurds tekniske, musikalske og ikke minst mellommenneskelige evner. Det å velge rett mikrofon til rett tid og bruk, eller å få oss som skal synge eller spille til å føle oss trygge og prestere godt, det å fange og prosessere god lyd, høre frekvenser som må bort, høre for seg lyder og leier som kunne passe inn, komme med konstruktive innspill i utviklingen av ideene osv., er alle ting Sigurd er god på.

Sigurd Thomassen produserte plata, som du sier. Kan du si litt mer om det valget?

Viser til svaret over. Ellers kan jeg tilføye at vi vet at vi forstår hverandre musikalsk. Valget var jo ikke om jeg skulle jobbe med Sigurd eller noen andre, men om jeg skulle flytte hjem til Norge for å jobbe med Sigurd og Aftertouch Records, slik de inviterte meg til for første gang i 2014, eller ikke. Og selvfølgelig ville jeg det.

Det har tatt lang tid fra arbeidet med denne plata startet til den nå foreligger på LP. Hvordan var prosessen fra start til mål? Hvilke utfordringer opplevde dere underveis?

Vi kom først i gang seint i 2015 og fikk på plass en håndfull låter i løpet av vinteren 2016, slapp første singel på våren og fikk litt oppmerksomhet rundt den  (vår anmelder ga en klokkeklar 6er, red.anm.). Da hadde alt skjedd praktisk talt gratis, og vi hadde mye lovende materiale med sykt gode folk på, men det var ikke mange nok låter og heller ikke ferdig nok til å bli et album. Jobben videre mot ei full plate begynte nå å bli mer og mer et fritidsprosjekt for folk med veldig lite fritid. Sigurd jobba b.la. med Pow Pow, Hanne Kolstø og Linnea på prosjekter med budsjetter til å betale ham. Selv var jeg fulltidsstudent med jobber på si. Hver gang Sigurd og jeg fant litt tid til å møtes i studio, og vi spilte inn en ny låt eller tre eller miksa litt på de som hadde vært med fra starten, så rakk vi akkurat å komme inn i en flow før vi måtte ut av den igjen. Det vi trengte, var å kunne sette av to uker til å komme inn i arbeidet og gjøre det ferdig i ett strekk. Men det fikk vi aldri gjort. I stedet ble én og én låt klarere og klarere over tid, og i 2018 ble singlen «Process and Reality» (er med i en utgave av Ferske spor, red.anm.) sluppet, med Snah på gjestegitar og greier, men vi klarte fortsatt ikke å få momentum til å fullføre hele plata. Så sporadisk som arbeidet ble videre, kunne vi ikke med god samvittighet smelle låtene sammen og kalle det et album helt ennå. Kristine Marie Aasvang og Frode Granum Stang, som er to av mine gode venner og samarbeidspartnere, fikk ut sine egne debutalbumer i denne tida med henholdsvis Secret Sound of Dreamwalkers og Granem. Venner og familie maste på meg gjennom hele 2019 om at jeg måtte få til det samme, og jeg skjønte etter hvert at en folkefinansiering, slik Frode hadde gjort, kanskje kunne være tingen. Og det var det også!

De siste gangene Sigurd og jeg gikk i studio, spilte vi inn «Leave the House» og «Heartbreakers’ Fools», og gjorde de siste små justeringene på alle miksene for at det skulle bli en helhetlig lyd på plata, var seint i 2019, og da betalte jeg ham endelig en symbolsk liten sum per time, slik at vi begge skulle være motiverte til å gjøre en god innsats og slik at jeg ikke skulle ha «råd» til å fortsette å trekke det ut. Da kom vi i mål, og plata ble sendt til mastring hos George Tanderø. Da masteren var klar, var folkefinansieringsprosjektet i gang, men det var også koronakrisa. Dermed ble slippet utsatt enda lengre, men vi klarte i hvert fall å slippe en tredje singel i mellomtida, nemlig «Baby, Let’s Break Our Hearts», som har vært den mest populære låta til nå.

Dere hadde releasekonsert på Revolver 8. oktober. Hva er den største forskjellen på studio- og liveutgaven av Auden Prey? Hva kan vi vente oss fra scenen?

Den største forskjellen er at det ofte blir tynt med synth live. På Revolver spilte jeg både piano og gitar, Arne var med på trommer, og Lars Tofte, tidligere Heroes & Zeros-bassist, steppet inn for Even, som er opptatt med Jaga for tiden. Sigurd var med og spilte keys, gitar og kora, Anett var med å synge og det ble en gjesteopptreden fra Silje Huleboer. Generelt kan publikum på mine konserter forvente god dynamikk og låter som blir introdusert og formidlet slik at de gir mening og tekstene kan høres.

Her noen stikkord som jeg vil at du skal si litt om ditt forhold til og hvordan dette er relevant for Auden Prey eller «The Game».

Visepop

Sangene mine er ofte små fortellinger, og de kan gjerne framføres med kun kassegitar og vokal. Det er viseaspektet. Popaspektet ligger kanskje i melodiene, kanskje i produksjonen.

Nordicana

Nordisk americana er i vinden. Jeg har også lyst til å være i vinden og melker det countrypreget som finnes i noen av visene mine for det det er verdt ved å skilte med «Nordicana», uten å føle at jeg farer med uoppriktigheter av den grunn. Jeg er jo nordisk, men synger på engelsk, og er definitivt inspirert av amerikansk blues-, vise- og folktradisjon.

Kjærlighetssanger

Jeg skriver fort vekk et eller annet om kjærlighet. Det er vanskelig å unngå. Jeg liker kjærlighet godt jeg, og tror det utgjør noe grunnleggende ved virkeligheten. Men jeg aner ikke hva det er eller hvordan man får has på det.

Rebound / Det å såre hverandre igjen og igjen, men aldri klare å holde kjærligheten gående

«Baby, Let’s Break Our Hearts» er en sang om alle katastrofale kjærestepar som gjør det slutt for så å falle tilbake på hverandre om og om igjen. Jeg skrev en tekst i Fædrelandsvennen i sommer om hva som inspirerte meg.

Mexico

Jeg bodde der med nevnte eks i en rekke år. I Mexico by. Forholdet startet i 2006 og tok slutt i 2013, men jeg ble boende der i noen år for meg selv også, fram til 2016. Det er et fantastisk sted. Jeg lærte å snakke ganske bra spansk der, og har fortsatt kontakt med et knippe gode venner derfra.

Singer/songwriter-tradisjonen

I hodet mitt er det såre enkelt: alt handler om hver enkelt låt. Selv om jeg kan sette stor pris på andre aspekter ved musikk også når form og enhetlighet utfordres, så er enhver god låt det største idealet for akkurat min musikalske kreativitet. Når en sang har fått sin form, er det formidlingen av den, live eller gjennom studioproduksjon, som er mitt neste mål. Jeg har rett og slett ikke noe budsjett til å holde på med ti-tolv låtskrivere/produsenter (slik som Beyoncé kan) for å utvikle hver låt, selv om det sikkert kunne gjort underverker for mange av de mer halvbakte ideene mine. Jeg gjør dem enten ferdig selv eller i samarbeid med Sigurd. Da er det naturlig å påkalle sanger-låtskriver-termen når jeg forsøker å beskrive hva jeg/vi holder på med. Selve tradisjonen er jo ca. så stor som hele verdens musikkhistorie med de videste variasjonsmuligheter, fra Bellman og Petter Dass til GG Allin og Seth Putnam, liksom… jeg vet ikke hva jeg skal si om den. Hvor skal man begynne og hvor skal man stoppe?

Blant låtskrivere innenfor engelskspråklig populærmusikk av de mest kjente som jeg setter særlig høyt, har vi: Joni Mitchell, Neil Young, David Crosby, Kate Bush, Neil Innes, George Harrison, Lou Reed, David Bowie, Frank Black, Kim Deal, Kurt Cobain, Jim O’Rourke, Elton John/Bernie Taupin, Ariel Pink, Daniel Johnston, R. Stevie Moore, Lana Del Rey, Andy Shauf, Laetitia Sadier, Nicolas Godin, … og det er kanskje ikke alle som er like kjente…, Adrianne Lenker, Chris Knox, Ruban Nielson, Robert Pollard, Micheal Brown (fra The Left Banke), samt mange norske som Ryan/Gebhardt/Sæther, Ane Brun, Emilie Nicolas, Halvdan Sivertsen, Jan Eggum, Ola Bremnes, Jonas Alaska, Susanne Sundfør, Thomas Helland… jeg føler jeg glemmer massevis av fullstendig opplagte navn å nevne, men vi stopper der, tenker jeg.

FM-rock og pop

Jeg er ikke helt sikker på hva det begrepet innebærer… Er det rock og pop med slik lyd som gjør seg best med radiofoni via frekvensmodulasjon? Er det slik rock og pop som lokale radiostasjoner som fortsatt er tilknyttet FM-båndet typisk spiller? Nå som DAB-radio tar over, er FM snart like mye en del av fortiden som den litt gubbete stilen som utgjør en viss porsjon av inspirasjonskildene mine. I alle fall tror jeg et par av låtene mine kunne passa på noen radiolister på kanaler som spiller «FM rock og pop». Det hadde vært en finfin måte å nå ut til nye lyttere på. Jeg er ingen flink radiolytter selv, så jeg har ikke stort mer å si om det punktet.

Luftig

Man skal ikke betale for luft i et hvilket som helst produkt. Jeg er ikke noe glad i f.eks. Stratos-sjokolade. Men et godt og luftig sukkerbrød, derimot… eller et båtskrog med tilstrekkelig oppdrift til å holde seg flytende… Hvis jeg kan hjelpe for det, eller Sigurd kan hjelpe meg med det, så setter jeg pris på en EQ der det er plass til hvert instrument, og ikke vokal, gitar, piano og masse synther kjemper om plassen i midten. Ellers er kontrapunkt eller spørsmål-svar-melodier en god strategi for å skape mellomrom i en komposisjon. Det tar jeg gjerne med i låtskrivinga hvis jeg får det til. Det er fint å være luftig hvis man først skal være poppa.

Jazz / Bossanova

Skal det være bossa… Nei takk! Joda, hehe. Gjerne en dose både jazz og bossa. Sigurd og Arne må akkrediteres for bossarytmen i «You Can’t Be Serious», Sigurd for å ha hatt ideen og Arne for å ha utvikla den på trommer, triangel og vibraslap.

Indie

Jeg kan ha vært over 20 før jeg oppfattet at indie ikke betød psykedelisk gitarrock med innslag av orientalske skalaer og sitarlyder sånn som Kula Shaker eller «Gish»-plata til Smashing Pumpkins, men at det kom av «independent» og ikke av at det nødvendigvis var influert av indisk musikk. Lol. Det jeg/vi gjør, er uavhengig låtskriving og musikkproduksjon for musikkens del, og ikke fordi vi har noen spekulativ plan om å gjøre kidsa hekta på produktet vårt eller tjene oss søkkrike på et visst marked. Ja, vi prøver å nå ut, og ja det er et visst kommersielt aspekt ved dette, men det at vi ønsker å gjøre musikk til noe vi kan holde på med uten å ruineres, er selvfølgelig så langt fra hovedmotivasjonen til å drive med musikk som et hvert annet sirkelargument ville være. Dermed er vi per definisjon indie, slik jeg ser det. Men indie som musikkstil har alltid vært den kule og ekte stilen som jeg følte jeg ikke helt mestret fordi låtideene mine ofte enten var i det lystigste laget, eller ikke sære nok til å gjøre inntrykk på shoegazerne blant oss.

Angst for å ikke strekke til

Denne angsten har hatt to utspring. Et har vært dette med at jeg ikke følte jeg kunne lage kul nok musikk. Jeg sleit med å finne meg til rette i en stil som passet til de kreative ideene mine. Dette gikk seg gradvis til både fordi jeg etter hvert fikk bekreftelse av dyktige musikere som ønsket å realisere disse ideene sammen med meg, og fordi jeg gjennom modning kom meg over en viss fase av ganske intolerant og smal musikksmak der jeg ikke selv fikk innpass en gang.

Det andre utspringet til denne angsten var av mer eksistensiell karakter. Det å klare å ta tak i de oppgavene som er meningsfulle for meg uten å kompromittere innsatsen min fordi jeg får en motreaksjon av alt konkurransemaset, uten å gi opp selv om det er et innlysende tapsprosjekt på mange materielle plan, utfordres av en form for angst for å ikke strekke til. Hvis målet gikk fra å kunne ha en bærekraftig musikkariere for låtenes tilblivelses del, til at låtene manipuleres eller presses fram fra lite inspirerte hjørner av sjela mi og mine musikalske tilbøyeligheter tas i bruk bare for å kunne ha en mest mulig innbringende musikkariere på basis av spekulative populærkulturelle markedsberegninger, så ville i mitt tilfelle tre svært kjipe resultater komme ut av det: 1) Jeg ville legge masse middelmådig musikk til i et verdensbibliotek av allerede alt for mye middelmådig musikk. 2) Jeg ville ha funnet mye mindre glede og mening i å holde på med musikk enn hva jeg har drømt om. 3) Jeg ville sannsynligvis ikke klart å hevde meg på det populærkulturelle idé- og uttrykksmarkedet uansett, slik at selv om jeg kanskje kunne klare å bli en del mer kjent på denne måten, ville det ikke være nok til å skaffe meg friheten til å finne tilbake til den ideelle skapermodusen igjen, og jeg ville være stuck i en endeløs konkurranse om å få et meningsløst og middelmådig produktet sett og hørt. Angsten for dette tredje resultatet kan vel også kalles en slags angst for ikke å strekke til og for hva konsekvensene kunne være av å prøve på noe jeg ikke føler jeg er ment å prøve på. Samtidig virker den som en altfor beleilig unnskyldning for aldri å tørre å satse i det hele tatt. Derfra har jeg heldigvis kommet videre. Nå tør jeg i det minste å bruke penger og energi der jeg ser det må til for at egne låter som jeg virkelig bryr meg om, skal få en presentabel sjanse til å nå fram til noen andre som de også kan bety noe for.

Fylla

Har ikke skylda. «Midnight Boy» kan takke seg selv fordi han gjør singeltilværelsen så vanskelig for seg med drikkfeldighet sin. Han tør ikke å gå på Tinder/Grindr, og har generelt ikke særlig lyst til å være en sånn utstudert og veltrent sjekker som de beste playerne kan være. Dermed kan det gå månedsvis mellom hver gang han får seg noe kos. Og så prøver han seg kanskje i fylla på alle de som betyr noe for ham, men som enten har friend-zona ham fra før, eller i alle fall gjør det nå som han prøver seg ut av det blå over en lav sko og mot alle spilleregler. For han liker jo ikke vanskelige spill som sjekking. Han vil jo så gjerne at det heller skal være litt ekte. For øvrig en helt fiktiv figur… Antitesen til «Midnight Boy» må forresten være Sades «Smooth Operator», som er nøyaktig hvordan jeg ville ha tedd meg om jeg noensinne hadde vært singel, noe jeg selvfølgelig aldri har vært.

Rim

Rim-schmim… Jeg er opptatt av språk og prosodi, men jeg lar ikke små unøyaktigheter i enderimet komme i veien for passende ordvalg. Jeg tar det på gefylen, og i blant oppstår det mer komplekse mønstre av at jeg gjør dette, som jeg ikke kunne ha tenkt ut på forhånd. Jeg setter aldri opp en mal som må følges før jeg begynner å dikte en tekst. Enhver form dannes først spontant før jeg eventuelt tar tak i den, gjentar den eller imiterer den på et seinere punkt fordi jeg liker den.

Dere har testet med såkalt folkefinansiering av plata. Hvilke erfaringer har du gjort deg med det og hvordan har du opplevd den prosessen?

Det var bare en bøyg å få visjonen om LP-en ferdig nok før det fantes penger til å begynne å realisere den. Det endelige designet ble mye bedre enn den mock-up-en som frontet bidra-prosjektet, men det ene hadde ikke blitt til uten det andre. Det var en ufattelig god følelse da den første platen ble forhåndsolgt, og jeg er svært fornøyd med å ha oppnådd over halvparten av den ganske ambisiøse summen jeg satte som mål. Prosjektet viste seg å være en god investering av tid og energi.

Hvordan har du/dere blitt påvirket av nedstengningen av samfunnet og Covid-19-tiltakene?

Egentlig ikke så alt for ille. Det er klart det er vanskelig å booke konserter, men Auden Prey hadde ingen turneer eller større konserter som ble avlyst. I stedet har det til tider vært anledning for å spille konserter for mindre mengder med folk, noe som passer perfekt for en relativt ukjent artist som meg. Brakkesyke 2020 var en kjempeanledning til å nå ut til flere folk, og ettersom Anett og jeg var hjemme i samme kohort, oppdaget vi at hun var en svært habil korer med klokkerein musikalitet og en behagelig, vakker stemme. Siden da har hun vært med meg på scenen tre ganger, og nå øver vi sammen jevnlig istedenfor at jeg går for meg selv og øver. Hun har ingen tidligere erfaring som utøvende musiker, så det er ganske modig av henne og jeg er veldig glad for å kunne dele denne opplevelsen med henne. Det neste må jo bli at ungen vår også joiner bandet, og så er vi godt på vei til å bli det nye The Kelly Family.

Kan du til slutt velge fem eller ti låter-velg selv- som har vært en form for musikalsk inspirasjon?

Song to the Siren – This Mortal Coil

Real Love – John Lennon (den originale demoen)

Some Things Last A Long Time – Daniel Johnston

Think Twice – Céline Dion

The Circle Game – Joni Mitchell

Pure Smokey – George Harrison

Pretty Ballerina – The Left Banke

Round And Round – Ariel Pink

I Like to Stay Home – R. Stevie Moore

The Joy of Sex – Chris Knox

 

Auden Prey – The Game

 

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Johnny Red and the Prayerhouse People – opprørende sørstatsmystikk direkte fra bedehusene på Jæren

$
0
0

– Jeg er fascinert av de store temaene kjærlighet, død og tro som ofte med emosjonell distanse blir formidlet i såkalt sørstatmusikk. Jim Whites «Searching for the Wrong-Eyed Jesus» er en triumfferd av en reise i sørstatsmytologi og anbefales på det sterkeste, forklarer vokalist og gitarist John Gravdal. Han skriver nesten alle låtene til albumaktuelle Johnny Red and the Prayerhouse People som slapp dobbeltalbumet «To Moritz»på egen etikett fredag.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Kristian Konstali

Den doble platen avslører en selvbevisst rotmusikk med beina trygt plantet både i den norske bygderocken, heartland rock og i amerikansk folk. Med øre for gode melodier og både interessante og opprivende historier fra verdenshistorien og fantasiens verden. Lyrisk hensettes vi til et landskap fra landsbygda i sørlige deler av USA som man forestiller seg i like stor grad er basert på gammeltestamentlig bibelhistorie som mystikken rundt westernfilmer, sørstatsforfattere som William Faulkner og Flannery O’Connor eller Jim Whites dokumentarfilm fra sin reise gjennom sørlige USA med gjestespill fra blant andre Dave Eugene Edwards, The Handsome Family, Johnny Dowd og Cat Power. Men som også har tatt inn over seg de inderlige fortellingene til Bruce Springsteen, Bob Seeger og John Cougar Mellencamp med flere. Ofte handler det om de store spørsmålene; tro, liv og død. Denne gangen får vi flere nærstudier av menneskelig grusomhet i form av den tragiske skjebnen til den unge svarte gutten Emmet Til l- som ble lynsjet i Money, Mississippi etter å ha blitt beskyldt for å ha fornærmet en hvit kvinne i hennes families varehandel – og den deporterte jødiske forretningsmannen Moritz Rabinowitz fra Haugesund.

Her kan du lese hva som er drivkraften til kvintetten, om fristelsene i de norske bedehusene, tilfeldighetenes kraft og dyp kjærlighet til amerikansk tradisjonsmusikk.

Hvem er Johnny Red and the Prayerhouse People?

Vi er en halvrusten gjeng på fem som hovedsakelig kommer fra Jæren og med røtter i bedehustradisjonen. Bandet ble stiftet sent i 2013 og har rullet og gått med dagens besetning siden 2014. Vi spiller musikk inspirert av ulike sjangrer, men americana-sjangeren er vel den som er lettest gjenkjennelig.

Hvor kom tilnavnet eller kallenavnet Johnny Red fra og hva med bandnavnet?

Bandnavn er jo kleine greier når du må stå for det selv! Det hadde seg slik at jeg hadde et lite soloprosjekt gående noen år i forveien av dette bandet. Der red jeg under navnet «John White» (husker ikke helt hvordan dette oppsto, men mulig det kan ha hatt noe med Jim White og hans fantastiske «Searching for the Wrong-Eyed Jesus» å gjøre). Når vi skulle finne navn til dette prosjektet, mente noen «White» kunne gi mindre pene assosiasjoner, så da ble det annen farge. (Den eneste koplingen jeg kan komme på til rød, er mitt særdeles pistrete røde skjegg.)
Når det gjelder selve bandnavnet, The Prayerhouse People, gav det seg selv på mange måter. Alle var vi vokst opp i ulike bedehusmiljøer. Tre av oss på Vigrestad misjonshus. Det var her vi fikk utfolde oss i mer eller mindre vellykket samspill, fikk innrede vårt eget rocke- og øvingslokale og fikk generelt input av både musikk, sang og forkynnelse.

Hvilket forhold har dere selv til bedehus?

Jeg får svare for meg selv her: Kortsvaret er, godt. Nå går jeg ikke i noe bedehus selv lenger, men har utrolig mange fine minner fra oppveksten/tiden der. Jeg kunne nevnt mange ting, men tanken på ei grov sirupsskive med egg og en sildebit etter en basar eller et møte, gir meg vann i munnen. I tillegg lærte jeg mye om mitt største forbilde, Jesus, der.

John, når oppdaget du musikk og hva var det som gjorde deg så lidenskapelig opptatt av den?

Igjen er det sikkert mye det hadde gått an å sagt her, men jeg husker spesielt godt da min musikklærer på ungdomsskolen spilte The Animals sin «House of the Rising Sun». Den traff meg som et herlig slag i magen.

Når begynte du selv å spille og komponere sanger?

Jeg plukket vel opp gitaren i femte eller sjette klasse. Den første sangen skrev jeg i 13-årsalderen.

Hvorfor gitar og sang?

Kanskje litt tilfeldig. Mamma hadde stående en tungspilt (les høy aksjon) nylonstrenger og Lillebjørn Nilsens gitarbok. Begge stod liksom og ventet på meg. Etter hvert ble gitaren min beste «venn og trøster». Jeg kunne ta ut det meste på den, og etter hvert fant jeg ut at det lå noe skapende der i møtet mellom oss.

Har du hatt noen forbilder, lærere eller mentorer underveis som har vært viktige for din musikalske dannelse. I så fall hvem og hva har du fått av de?

Jeg kunne nevnt mange, men musikklæreren jeg nevnte tidligere, Øyvind Gjerde, var definitivt viktig. Han åpnet ørene mine for så mye forskjellig musikk, ikke minst Bob Dylan, som er en av mine store musikalske/poetiske forbilder.

Har du noen favorittgitar. I så fall hvilken og hvorfor. Hvor viktig er det med riktig gitar, forsterker, eventuelle pedaler og mikrofoner for å få til å skape lydbildet som du/dere ønsker?

Nei, jeg har ikke det. Nå for tiden spiller jeg helst på en Eric Johnson Thinline Stratocaster. Den er meget digg. Det viktigste er at den resonnerer på rette måten, at jeg kjenner det i kroppen og ikke bare hører den. Så synes jeg det er spennende med forskjellige gitarer. Det er akkurat som om det ligger en viss type og et visst antall sanger i møtet mellom en gitar og meg selv. Når det gjelder forsterker, spiller jeg på en noe modifisert Princeton Reverb, som funker godt for meg.

Hva var det med den amerikanske tradisjonsmusikken som fenget spesielt?

Kombinasjonen av musikken og fortellingene. Råskapen.

Hva er den største forskjellen mellom bandet som debuterte i 2016 med «Nothing More Than Clay» og dagens utgave?

Vi er forhåpentligvis blitt et bedre og mer samspilt band. I tillegg har vi nok dratt litt mer i hardere retning musikalsk sett.

Hva er de viktigste forskjellene mellom låtene du har  anvendt til Johnny Red (som slapp soloalbumet soloplaten «Of Love and Death» i 2018) og de som har fått the Prayerhouse People med på laget?

Låtene på «Of Love and Death» mangler «The Prayerhouse People» sitt avtrykk. Det er et totalt sett enklere lydbilde på den skiva.

Nesten alle låtene til Johnny Red an the Prayerhouse People er også skrevet og komponert av John Gravdal. Hvordan bidrar resten av bandet til å realisere dine visjoner? Og hva skiller de få låtene som også har andre bidragsytere, som «Your Highness», en samkomposisjon mellom Gravdal og Kåre B, fra de «rene Gravdal-låtene.

Bandet spiller en helt essensiell rolle i utformingen/arrangeringen av låtene. Samtlige bidrar konstruktivt inn i denne prosessen, og for min del er dette noe av det mest spennende i den skapende prosessen. Jeg er utrolig takknemlig for å få spille med slik en gjeng!
Når det gjelder hva som er forskjellen på egen- og samkomponerte låter, synes jeg det er vanskelig å sette ord på noe konkret.

Fortell om hverandres musikalske styrke og roller i Johnny Red and the Prayerhouse People

John Gravdal, hoved vokal, akustisk og elektrisk gitar

Solid låtskriver, som formidler sitt tekstunivers med en rasp i stemmen slik at lytteren forstår at dette er hel ved. I tillegg er han en bedre gitarist enn han selv bedyrer.

Kårstein Bø piano, hammond orgel, trekkspill, synth og backing vokal

En eminent tangentist. Trakterer det meste og utgjør en viktig del av det visuelle under konserter der han sitter bak sin «hammond-festning».

Rune Særheim, trommer, klarinett, backing vokal

Multinstrumentalist. Har alltid tusen ideer. Jovial og blid, og alle sier de elsker å se på ham under konserter.

Johannes Bjelland, bass og backing vokal

Stødig bassist. Holder det enkelt, men tøft. Jordnær.

Tore Brattgjerd, elektrisk gitar, mandolin og backing vokal

En sjeldent dyktig gitarist. Evner alltid å skru nydelig lyd, finne nydelige musikalske linjer og har enorm evne til variasjon.

 Fortell om valget av gjester og hva de har bidratt med.

Olav Larsen

Det var jo en glede å få med oss Olav Larsen på vokal på sangen som kanskje skiller seg mest ut på denne plata. Skivene til Olav snakker for seg selv, men han er, etter mitt skjønn, en fantastisk låtskriver og sanger. Og så er han jo hyggelig som dagen er lang!

Anne Marie Mellemstrand

Silje Hagen Thorsen

Både Anne Marie og Silje korer nydelig på tre av sangene på «To Moritz». Begge har vært med oss tidligere på konsert, og Anne Marie var også med og koret på soloplata «Of Love and Death».

Albumet har fått navnet «To Moritz» og er en slags hyllest til Moritz Rabinowitz – et navn som ihvertfall er veldig god kjent for oss haugesundere. Hva er bakgrunnen eller historien bak valget av albumtittelen og hva dere ville kommunisere med den?

Jeg arvet en hatt av min morfar da han døde i 2005. Den har jeg alltid brukt under konserter med Johnny Red and the Prayerhouse People. For noen år siden oppdaget jeg at det stod stemplet «M. Rabinowitz AS, Haugesund» i hatten. Min morfar hadde kjøpt hatten i sin tid i Rabinowitz sin herremerkantilforretning i Haugesund. Jeg leste Arne Vestbø sin biografi om den jødiske entreprenøren, samfunnsbyggeren og kosmopolitten fra Haugesund, fast bestemt på at neste album skulle hete «To Moritz». Nå er det ikke flere enn to spor fra albumet som direkte omhandler Rabinowitz, men ønsket var likevel å løfte frem mennesket Moritz Rabinowitz og alle de andre menneskene som ble frarøvet sin menneskelighet i møte med en ideologisk og menneskeskapt ondskap.

Platen er spilt inn i Artbeat studio hos Bjørn Erik Sørensen og produsert av ham og bandet. Fortel om ham, samarbeidet og studioet og hvilke spor det har satt på skiva.

Samarbeidet med Bjørn Erik var en festreise fra begynnelse til slutt. Den karen kan det meste, fra å bygge sitt eget høyst profesjonelle studio til å utfordre oss konstruktivt i produksjonen av låtene. Og så har han en særs behagelig måte å gå frem på. At sangen «Young Emmet Till» til slutt ble så bra (vet vi er inhabile her) er langt på vei hans verk, da han blant annet fikk oss til å endre takten.

Chris J. Haaland fra Særpreg As står for illustrasjonene og har tegnet labelene til LP-platene på «To Moritz», noen mer og mer spiste epler og ett par høyhælte damesko som tråkker mer og mer på en slange. Fortell om ham, samarbeidet dere i mellom og tanken med disse plateetikettene og valget av coveromslag.

Chris ser ut som en rockestjerne, i motsetning til oss andre, og også han har vært en drøm å samarbeide med. Jeg la frem tekstene og tankene bak plata for ham og gav ham frie tøyler. Vi er meget fornøyde med resultatet. Moritz var jo naturlig å ta med på coveret, men Chris ble også veldig grepet av historien om Emmet Till og valgte å ha disse to side om side på coveret. Slangen og eplet alluderer selvsagt til syndefallet og ondskapens inntreden i verden. De fire labelene til LP-platene henspiller på det samme, samt at ondskapen en gang skal overvinnes (slangens hode skal knuses). Alt er hentet fra 1. Mosebok, 3.

Hvilket forhold har dere til historien om Edens hage og syndefallet?

Ut over at det står og lese om det i nevnte Mosebok, kan vi dessverre ikke skryte på oss noe nærmere bekjentskap. Nei, flås til siden, det er selvsagt en sentral tekst, blant annet i kristendommen. Den rommer altfor mye til å ta fatt på her, men er en helt nødvendig bit i puslespillet i en kristen tro. På «To Moritz» bruker vi fortellingen utelukkende med tanke på ondskapens eksistens.

Det har gått tre år siden den forrige platen «Old Dreamers». Hva har dere brukt denne tiden til?

Hovedsakelig småunger. Tre av oss fikk nye tilskudd i 2018. Utover det, har vi fått tid til faste øvinger og konserter dann og vann. Gitarvirtuosen vår, Tore, har også fått tid til å slippe et album med bandet Baskerade. Ja, og så har vi selvsagt laget og øvd inn ny musikk.

Når det først kom ny musikk så er det intet mindre enn et dobbeltalbum. Fortell om det og forholdet til dette formatet.

Det var tilfeldighetene som ville at det denne gangen skulle bli et dobbeltalbum. Da vi gikk i studio i april, spilte vi inn 13 sanger. Skulle vi trykke disse på vinyl, var vi nødt til å kutte ut en tre-fire spor. Så i stedet for å gjøre det, gikk vi i studio igjen midt i fellesferien og fikk spikret tre sanger til. Dermed var det nok til gatefold og to 180-grams svarte 12-tommere. For slike gamlinger som oss, som elsker de fysiske formatene, kjennes det fantastisk ut med vekten av et slikt album i hendene.

Har dere noen favoritt dobbeltalbumet fra musikkhistorien?

Pink Floyds «The Wall» og The Beatles «The White Album» er de vi kommer på i farta.

En av låtene, «Young Emmet Till», tar for seg den tragiske skjebnen til den tidligere nevnte unge amerikaneren Emmet Till. Hva er bakgrunnen for denne låta og historien bak?

Jeg ble fengslet av Tills skjebne da jeg underviste engelskelever i fotojournalistikk. Bildet av den døde Till liggende i kista og med moren og onkelen i bakgrunnen, gjør et enormt inntrykk. Den fjorten år gamle Till er lemlestet bortenfor all gjenkjennelighet. Bildet vitner om en vold som har pågått over lang tid. Det er ikke bare et øyeblikks raseri som har fått utfolde seg her. Det er rå kynisme, fullstendig blottet for anerkjennelse av et annet menneske. Og alt fordi Emmet Till bar en annen hudfarge. Alt dette ligger i bildet, men også en mor som sørgende, men stolt, løfter frem sin sønns menneskelighet og verdighet ved å insistere på at hans ugjenkjennelige ansikt vises for verden. Det er noe med morens blikk som rører meg sterkt.

Emmet Till ble drept av to hvite menn i Mississippi i 1955.

En annen tragedie som dere gjenforteller handler om Noor og hennes to druknende døtre. Kan dere si mer om den sangen og bakgrunnen for fortellingen?

Sangen om Noor (arabisk: lyset) er ren fiksjon, men like fullt bekreftet av alle fortellingene om de modige sjøfarende som ikke ser annen utvei enn å søke en lysere fremtid i Europa.

Her er også en låt om en rødstrupe hvor nevnte Olav Larsen har hovedvokalen. Fortell om den og forholdet til småfugler og fuglekvitter.

Hvem blir ikke glad av fuglekvitter? Nei, her er det det flyktige i livet som forsøkes beskrevet. En rødstrupe står på en gren og kvitrer. I neste øyeblikk vibrerer bladene i sekundene etter at den har fløyet. Mennesket er her, og så er det her ikke. Det er forbausende flyktig, hvis du virkelig tenker etter.

Jeg har nå samlet noen stikkord som jeg vil at dere skal si noe om forholdet til og hvilken innflytelse det har hatt på Johnny Red and the Prayerhouse People eller «To Moritz».

Hatter

Vi spiller alltid i hatter. Rett og slett synd det har gått av moten. Skulle gjerne sett mer av «hattehår» (les: når folk tar av seg hatten)!

Menneskelig ondskap

Sublimt og uutgrunnelig tema. Mye inspirasjon å hente herfra.

Grusomheter

Samme som over, samt uforståelig.

The McCoys

Hvis du tenker på bandet, så ingen.

Billy Paul – Me and Mrs Jones

Skjønner at du spør, men her er det tilfeldighetene som gjør at vår sang gir allusjoner til Billy Paul sin. Et særdeles artig sammentreff!!:)

Sixteen Horsepower

Ett av mine favorittband. Å stå på konsert og kikke inn i ansiktet til David Eugene Edwards krever mot. Den karer leker ikke musikk. Der er det fullt alvor hele veien. Forbilledlig.

The Rainmakers

Igjen kan vi ikke skryte på oss noe forhold her.

Bob Dylan

Min største musikalske helt.

Woody Guthrie

Uten Woodie, ingen Dylan?

General Forsamling

En god venn og svoger til Kårstein. Dyktig og særegen låtskriver, du finner ikke maken her til lands. Ett av høydepunktene mine sammen med «generalen» var da vi var på musikalsk roadtrip i sørstatene i 2007 og til slutt endte opp hjemme hos Townes Van Zandt sin sønn i Austin. Slike øyeblikk er uslåelige.

Bibelhistorie

Viktig i både tro og i forståelse av vestlig historie, kunst og kultur. Høy referansefrekvens i tekstuniverset vårt.

Tro

Det bærende i livet.

Død

Det sikreste kortet i stokken. Det som fullt ut legitimerer livet og gir det uendelig betydning.

Kjærlighet

Det vakreste i livet, og jo mer nåde som er i kjærligheten, jo vakrere.

Amerikansk folk

Stor inspirasjonskilde. Delta blues, The Band, Townes Van Zandt, Guy Clarke, Johnny Cash og så videre, og så videre.

Sørstats-musikk

Samme som over.

Sørstatsmytologi

Jeg er fascinert av de store temaene kjærlighet, død og tro som ofte med emosjonell distanse blir formidlet i såkalt sørstatmusikk. Tidligere nevnte Jim Whites «Searching for the Wrong-Eyed Jesus» er en triumfferd av en reise i sørstatsmytologi og anbefales på det sterkeste.

Epleslang

En av mine mange barndoms rampestreker og temaet på «Cover Me, Little Mrs. Jones» på albumet.

Hvor stor del av bandvirksomheten er øving, konserter og studioarbeid og hvordan rangerer dere de ulike partene?

Vi øver fast en gang i uken, spiller gjerne en 10-15 konserter i løpet av et år. Alle partene har hver sin sjarm. Det skapende skjer hovedsakelig på øvelsene, og det er ofte de fineste øyeblikkene. Å få lov til å spille for et lyttende publikum som responderer positivt, er et privilegium. Og til slutt, å få være i ei intens boble sammen med bandkameratene i ei uke eller halvannen er et minne for livet.

Hvordan er musikkmiljøet på Jæren om dagen. Hvilke andre artister bør vi følge med på?

Det er mye bra her, og vi har bare oversikt over noe. Nevnte General Forsamling og Olav Larsen & the Alabama Rodeo Stars er selvskrevne. Bård Halsne lager mye flott, og vi er jo velsignet med en av de vakreste vokalene her til lands i Dag Sindre Vagle, selv om han strengt tatt ikker er fra Jæren (må være lov å tenke litt utenfor «boksen»). Ellers venter vi i spenning på mer fra Laila Engedal. Hennes singel «Streetwalker» er bare nydelig. Og så kunne vi nevnt mange, mange flere.

Dere gir ut musikken selv på eget selskap.Hvorfor det valget og hva er fordelene og ulempene ved å gjøre alt selv?

Vi hadde vel strengt tatt ikke noe valg. Skulle vi få ut noe musikk, måtte vi styre spakene selv. Og så lenge vi ikke har noen som helst erfaring med å være «signet», er det vanskelig å sammenligne, men det hadde vært herlig å slippe å selge seg selv. På det feltet mangler vi betydelig kompetanse:)

Hvordan har dere blitt påvirket av nedstengningen av samfunnet og Covid-19-tiltakene?

Flere av konsertene våre i vår ble avlyst, så vi måtte grave dypt i lommene for å komme i mål med «To Moritz», men nå krysser vi fingrene for at vi får gjennomført noen i høst. Ellers har ingen av oss dette som levebrød, så vi skal strengt tatt ikke klage.

Kan dere til slutt velge femten låter, tre hver, som på en eller annen måte har inspirert dere som musikere eller Johnny Red and the Prayerhouse People som musikere?

I tilfeldig rekkefølge:

The Pearl Fishers Duet av Jussi Bjørling

Telegraph Road av Dire Straits

Dust N’ Bones av Guns’n Roses

Smells Like Teen Spirit av Nirvana

Waiting Around to Die av Townes Van Zandt

Pride (In the Name of Love) av U2

So som so av Hellbillies

The Day I Tried to Live av Soundgarden

Shine on You Crazy Diamond av Pink Floyd

Man in the Long Black Coat av Bob Dylan

Down There by the Train av Tom Waits

Treaty av Leonard Cohen

Carry On av Manowar

Elephant av Damien Rice

Golden Slumbers av The Beatles

 

Johnny Red and the Prayerhouse People – To Moritz

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog


Emil Andre Nordtveit (Mighty Magnolias) – 5 om bøker og musikk

$
0
0

Nå som en ny nedstenging er et faktum, er det strålende å få tips til toner å svøpe seg i. Emil Andre Nordtveit i Mighty Magnolias, som er klare med sin første fullengder, «Magnolianesque», på egen label, deres tredje album, forteller bl.a. om hvilket album han aldri går lei av. Hvilke andre plater som har inspirert han kan du lese her.

Av: Victor Josefsen / Foto: Daniel Birkeland

Mighty Magnolias selv lager også toner å svøpe seg i. Musikknyheter kaller deres  tredje album: «Årets beste norske countryrockplate». Musikkbloggen Dust of Daylight skriver: «De har laget sin beste plate, et av årets aller aller beste album, og en av de beste Americanaplatene som er laget her i landet».

To av mine foreløpige favoritter fra plata er country-ladete «Somewhere up the Way» og (roots)rockeren «Nothin’ is for Real».

I dag er Emil Andre Nordtveit i Mighty Magnolia gjest i vår spalte ‘5 om bøker og musikk’.

 

1. Hva er det siste du leste?

– «The Last Juror» av John Grisham

 

2. Hvilken bok ville du laget soundtracket til, og hvorfor? Hvordan skulle det vært?

– Da ville jeg ha laget musikk til novellesamlingen «Vegen smal og porten trang» av Ragnar Hovland. Det hadde vært spennende å lage musikk til novellene og satt det sammen til ett album.

 

3. Hva er din favorittbok?

– Jeg har ingen favorittbøker egentlig, grunnen til det er at jeg leser aller mest faglitteratur om ting jeg vil vite mer om.

 

4. Hva er ditt favorittalbum?

– Det synes jeg er vanskelig å svare på da det varierer, men et album jeg aldri går lei er albumet «GP» av Gram Parsons.

 

5. Hvis du skulle startet et band med en forfatter, hvilken ville det vært?

– Da ville jeg ha startet et band sammen med Ingvar Ambjørnsen eller Ragnar Hovland.

 

 

 

 

Her kan du søke etter og låne bl.a. musikk, noter, DVD’er og filmer i Deichmans katalog

Videopremiere: Stein And The Fury –«I’m Not Here»

$
0
0

For to uker ++  slapp Stein And The Fury sitt selvtitulerte debutalbum. Duoen, som består av vokalist Stein Bjercke (tidligere Lorenzo og The New Virginity) og multiinstrumentalist Morten Øby (The Lionheart Brothers, Pirate Love, 120 Days), har begge hatt en finger med i spillet på noe av den beste rocken som har kommet ut av Oslo og Norge de siste årene. Og det har de ikke tenkt å slutte med, i dag kjører vi videopremiere på den råeste låten på plata, «I’m Not Here». Hør hør!

Av: Victor Josefsen / Foto: Egil Arntzen (front) og Kjetil Tangen.

På debutplata hadde de også med seg på laget noen fin-fine gjestemusikere. I tillegg til låtskriverne Bjercke og Øby har også Havard Krogedal (Serena Maneesh, Mirror Lakes, I Was A King) og Rudi Remme (Pirate Love) bidratt pa albumet, og er en del av bandets livebesetning.

På  låta og videoen til «I’m Not Here», som du kan se først her, lager de fortsatt stilfull, fengende og cool rock. I skjæringspunktet mellom Bjerckes mer dekadente uttrykk og Øbys «force of nature»-stil, har de laget en låt som bobler spilleglede.

Tenk deg Marc Bolans T. Rex med medlemmer fra Primal Scream og Black Rebel Motorcycle Club og du begynner å nærme deg en noenlunde fornuftig beskrivelse av uttrykket. Bjerckes  coolness-vokal backes i all hovedsak av kontrollerte, men hissige fuzzgitarer og en drivende rytmeseksjon.

Vi spurte Stein And The Fury» om låta/videoen og albumet.

Foto: Kjetil Tangen

– «I’m Not Here» er på mange den råeste låta på plata. Den er spilt inn fort og uten for mye tenking.

– Både sangen og videoen har noe kaotisk og forvrengt ved seg. Joffe har i videoen fanget opp det kaotiske i låta med sin drøye stil.

– Det er bluesen og punken som nesten kolliderer, men full av energi.

– Det er garagerock, men med dansefot. Det er noe skittent 60’s soul over det også.

– Albumet er old school, men moderne på samme tid. Jeg har ikke hørt noe norsk rock som høres sånn ut.

– Dualiteten er essensen i bandet og albumet. Det er «stein vs the fury». En slags «spørsmål og svar» tankegang mellom vokalen og gitaren.

Videopremiere!

Video: Joffe

 

Stein And The Fury – Stein And The Fury

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

Divest – catchy indiepop med attityde

$
0
0

– Vi har jo prøvd å lage mange album før dette, men vi har aldri vært fornøyd. Det var som om vi hele tiden utviklet oss så fort at vi vokste oss ut av det vi lagde, sekundet vi var ferdige. Vi pleide å være litt skuffet over oss selv hver gang vi kastet ut ting vi hadde spilt inn, men nå har vi en helt annen attitude mot det. Det er som om alle disse årene med hardt arbeid har bygget oss opp til dette øyeblikket, og at tiden mot albumet “Time Well Spent», rett og slett er time well spent! Som band og låtskrivere er vi på et veldig stabilt sted, og vi kan trygt si at det kommer til å komme masse ny musikk fra oss med jevne mellomrom fremover til tross for vår historie som et litt mer vinglete band på den fronten, forklarer vokalistene og gitaristene Andreas H. Kase og Hans Ole Sponberg Hansen i Divest, som er aktuelle med debutplaten «Time Well Spent» på Sellout Records.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Johnny Jaswe Huynh

De lager snerte poplåter som sprer umiddelbar glede hos lytteren enten man overhører en låt på radioen, skulle befinne seg på det dansegulv pre- eller post-Covid-19 eller hører de på hjemmestereoen. De gjennomarbeidede låtene klinger godt i øret og føles som noe man kan ha hørt før, en gang de siste 15-20 årene, men har også tilstrekkelig egenart til at man får lyst til å høre de igjen og igjen. Melodiene innehar en euforisk, smittende energi som det er nesten umulig å ikke ta til seg, men viktigst av alt er deres evne til å lage fengende melodier som man kan synge med til eller trampe takten til.

Venner av sofistikert indiepop som Phoenix og Real Estate anbefales å ha ører og hjerter åpne for den i dag Oslo-baserte kvartetten med utspring i musikk- og skatemiljøet i Moss. Med på kjøpet får man også swaggeren og det direkte riffete uttrykket til The Strokes og de søte nynnbare melodilinjene som blant andre The Shins brakte til torgs på 2000-tallet.

Hvem er Divest?

Divest er en gjeng med indierockere fra Østfold/Viken (Rygge), årskullet 95/96. Vi møttes i skatehallen i Fredrikstad i 14-års alderen og har spilt musikk sammen siden. I dag holder vi til i Oslo og produserer musikk i vårt eget studio ved Aleksander Kiellands Plass.

Hans Ole og Andreas H, når oppdaget dere musikk og hva var det som gjorde dere så lidenskapelig opptatt av den?

Hans-Ole: Det er vanskelig å sette fingern på det øyeblikket man oppdaget musikk i seg selv, men jeg husker godt da jeg oppdaget indieband-verdenen. Band som The Strokes, Arcade Fire og Phoenix tok meg som en stormvind og er fortsatt støttehjulene og veilederne i musikken jeg skriver i dag.

Andreas: Jeg oppdaget mye av den musikken jeg hører på i dag via ulike skatevideoer. Mike Mo Capaldi sin part i “Lakai – Fully Flared” stikker seg spesielt ut, med “No Cars Go” av Arcade Fire som soundtrack. Ellers brukte vi mye tid på å lete etter ny musikk innenfor indiesjangeren da vi filma og klippet våre egne videoer. Da oppdaget vi alt fra Vampire Weekend til Led Zeppelin. Må ha vært noe med tempoet i musikken kombinert med disse skatevideoene som gjorde at man ble revet med.

Når begynte dere selv å spille og skrive musikk og hva var det som gjorde at dere ble så fengslet av det?

Vi to har jo spilt og skrevet musikk sammen siden vi var 9 og 10 år gamle, uten at det var noe spesifikk grunn til det. Vi hadde el-gitarer og det var nok til at vi åpenbart skulle sette oss sammen å lage noe. Vi ble også rask betatt av emo-landskapet på den tiden, så gutta i My Chemical Romance og 30 Seconds to Mars var en big deal for oss. Det var da vi startet bandet vårt Victims, (kort for Victims of Death) haha!

Når det skal sies, så kom ikke alvoret rundt å skrive før vi møtte de andre gutta i skatehallen. Med en felles lidenskap for de samme bandene, ville vi jo skape vårt eget og med det måtte vi også ha egne sanger. Det som fengslet oss må ha vært energien og trøkket som vi klarte å lage i rommet. Når vi spilte så føltes det nesten ut som at det ikke var noe avstand mellom seg selv og de vi så opp til.

Hvorfor gitar og sang og i Hans Oles tilfelle også keyboards? Hva var det med disse instrumentene som gjorde at dere ville spille akkurat de?

Hans-Ole: Hvordan jeg ble kjent med gitaren er en lang historie, men det som kanskje er unikt med det forholdet er at jeg har klassisk bakgrunn! Jeg har vokst opp i en familie med veldig mange klassiske musikere, så jeg var naturlig inspirert fra en veldig tidlig alder. Jeg holder nå på med mastergraden min i utøvende klassisk gitar på Norges musikkhøgskole og koser meg med det. Samtidig så har jeg en litt røffere side og el-gitaren og bandet tar meg til det stedet, og på den måten er jeg i perfekt balanse! Når det kommer til keyboardet handler det bare om hva vi føler låtene trenger, og for å få litt variasjon i lydbildet. Litt hamring på pianoet klarer vi jo alle, det er bare litt praktisk at jeg tar meg av det på siden av scenen.

Andreas: Grunnen til at jeg endte opp med å spille gitar tror jeg er fordi det har vært tilgjengelig i oppveksten min. Faren min hadde en el-gitar liggende i stua, og besteforeldrene mine hadde en kassegitar hengende på veggen. Tror Hans-Ole spiller en liten rolle i hvorfor jeg fremdeles spiller gitar også. Han lærte meg noen triks helt i starten! Når det gjelder sang var det egentlig noe jeg kastet meg selv litt ut i. Bandet trengte en vokalist, og på den tiden kunne jeg relatere meg til de store heltene Alex Turner og Luke Pritchard. Det føltes naturlig å skulle ta den rollen. Stemmen var kanskje ikke helt på plass med en gang, og jeg ble nesten byttet ut på et tidspunkt. Siden da har jeg lært å synge ved å spille konserter, gjort opptak og hørt MASSE på musikk.

Har dere hatt noen musikalske forbilder eller mentorer opp igjennom? Hva har dere lært og plukket opp fra dem?

Jonas Rohde-Moe har vært en slags mentor for oss i mange år, og har hjulpet oss masse med å lære det tekniske aspektet ved låtskriving / innspilling. Låtskrivingen vår eskalerte da han lærte oss å håndtere Ableton Live, og på den måten har han betydd mye for oss. De musikalske forbildene har vært mange og byttes ut hele tiden ut ifra hva vi hører på, men det de alle har til felles er at de skriver bra låter som kommer fra hjertet!

Hva var det med indiepop som fenget dere spesielt og hvilke verdier har dere tatt med dere fra den scenen eller de bandene?

DIY-estetikken og råheten i innspillingen av indiemusikken har satt skikkelig spor i oss og måten vi gjør ting på. Det var stort å oppdage at mange av favorittskivene våre ble gjort av enten bandet selv eller av en lokal dude med studio i kjelleren. Bandene vi hørte på leverte også en helt annen måte å tenke gitar på. Det åpnet opp for nye måter å spille riff og soloer som er utenfor den typiske rocketradisjonen. Dette føltes veldig fresht og inspirerende.

Har dere noen favorittgitar, forsterker, pedal eller mikrofon? Hvor opptatt er dere av å ha «riktig» utstyr og hvor mye har det å si for å få til å skape det lydbildet som dere ønsker?

Vi er ikke så veldig opptatt av utstyr så lenge det høres rufsete og deilig ut.

Hva er fordelen med å vokse opp og lære å spille sammen som et band og hvordan påvirker det uttrykket?

Fordelen må være at vi ikke trenger å øve så mye! Vi vet hva vi vil ha og hvordan vi kommer oss dit, så den prosessen er veldig enkel og tilfredsstillende. Vi får ofte høre at vi er veldig synkroniserte og spiller veldig tight, så det er kanskje noe som kommer til uttrykk?

Hva er den største forskjellen med tanke på musikalsk tilnærming her i forhold til sideprosjekt både sammen og med andre som Pelicat og Kniv & Gaffel?

Hans-Ole: Kniv & Gaffel er en plattform for lek og moro, og en åpen space for meg og Julia til å uttrykke oss på samfunnskritisk måte. Jeg har jo også et ønske om å gjøre flere konserter og vokse som klassisk gitarist. I Divest så er det mer som står på spill ettersom tekstene er ganske nære og ærlige, og da gir jeg naturligvis det mye mer tyngde enn de andre prosjektene. Jeg og Kase har til felles en stor drøm om å kunne reise verden rundt med musikken vår og jeg tror at det er noe av det som gjør vårt samarbeid så spesielt, og gjør at vi setter det så høyt.

Andreas: Samarbeidet jeg og Hansa har sammen er noe jeg setter veldig høyt, i og med at vi har kjent hverandre hele livet. Så da behandler jeg kanskje musikken med et litt større alvor og ønske om at det skal låte så bra som mulig. Vi har store ambisjoner og det lekker litt inn i måten vi skriver låter på og jobber i studio. Det er jo ikke slik at Divest er verdens største rockeband, så vi har naturligvis andre prosjekter gående samtidig. Pelicat startet som et sideprosjekt med lave skuldre, men utviklet seg raskt til å bli behandlet med en seriøsitet og et ønske om å opprettholde det frie, lekne aspektet ved å spille i band – noe som skinner gjennom i musikken.

Fortell om hverandres musikalske styrke og roller i Divest.

Andreas Heinesen Kase, vokal og gitar

Kase er en magiker i studio, og den beste peacekeeperen på øving.

Hans Ole Sponberg Hansen, vokal, gitar, keys

Hansa er en produktiv låtskriver og har next level ro og positivitet innabords.

Andreas Reite, bass

Reite er en musikalsk smarting, og har en generell positiv holdning som ikke er til å kimse av.

Henrik Gaarden, trommer

Henrik er en ekstremt tight trommis, og er den i bandet med høyest sosial kompetanse.

Ole Jakob Mathisen har vært med og skrevet låta «jamz» . Fortell om det samarbeidet og ham.

Ole Jakob var med på å starte bandet da vi møttes i skatehallen. Han var en stor del av bandet i mange år, men flyttet etter hvert ut av byen. Han er en ekstremt kreativ fyr og en sinnsykt god skater. Du skulle sett han med caps og session t-skjorte i 2010, den 360-flippen var ikke dum! Jamz er en av de “gamle” låtene vi fremdeles har med oss. Opptakene ble gjort for 5 år siden med Jonas Rohde-Moe, men vi måtte ta vokalen på nytt fordi Kase hørtes så ung ut.

Hvorfor valget av albumtittelen «Time Well Spent» og hva ønsker dere å uttrykke med den?

Vi har jo prøvd å lage mange album før dette, men vi har aldri vært fornøyd. Det var som om vi hele tiden utviklet oss så fort at vi vokste oss ut av det vi lagde, sekundet vi var ferdige. Vi pleide å være litt skuffet over oss selv hver gang vi kastet ut ting vi hadde spilt inn, men nå har vi en helt annen attitude. Det er som om alle disse årene med hardt arbeid har bygget oss opp til dette øyeblikket, og at tiden mot albumet “Time Well Spent”, rett og slett er time well spent! Som band og låtskrivere er vi på et veldig stabilt sted, og vi kan trygt si at det kommer til å komme masse ny musikk fra oss med jevne mellomrom fremover til tross for vår historie som et litt mer vinglete band på den fronten.

Artwork til plata er gjort av kidswithscissors. Et nærmest kitsch nasjonalromantisk bilde med en turgjenger med hund og en naken kvinnekropp sett bakfra et sted i den norske fjellheimen. Fortell om det samarbeidet.

Vi oppdaget texas-baserte @kidswithscissors via Instagram og tok kontakt der. Vi ble enige fra starten av samarbeidet at han skulle få totalt frie tøyler, og han bommet ikke en eneste gang. Hvert bidrag ble møtt med jubel og var en perfekt visualisering av låtene!

Albumet er produsert av bandet og mikset av Jonas Rohde-Moe (Pelicat). Hvorfor valget av ham og hva han har brakt til bords=

Jonas har som tidligere nevnt vært en slags mentor for oss og kjenner oss bedre enn de fleste. Han har de siste åra mikset utrolig mye fet musikk og vi følte oss 100% trygge på at han ville spre magi over debutalbumet vårt. Han ga låtene mye mer space og atmosfære.

Plata er spilt inn i Rhodos Records studio på Alexander Kiellands Plass i Oslo. Fortell om det innspillingslokalet og hvordan det har gitt farge til albumet.

Studioet har et opptaksrom og et lite kontrollrom med vokal-booth. Vi har holdt til der de siste 5 årene og brukt det som øvingsrom i tillegg til å eksperimentere med sound. Det har farget musikken på den måten at vi ikke har dårlig tid, i motsetning til å booke et eksternt studio.

EP-en «No Hits Only Hats», genererte P3-listing allerede før den var utgitt. Hva har oppmerksomheten fra P3 hatt å si for dere som band?

Det er ekstremt motiverende å få litt medvind i blant! Urørt har alltid vært der for oss og kåret oss til “Månedens Urørt” i april 2019. Etter det har mye av musikken vår blitt spilt på P3, og det betyr enormt mye for oss.

Jeg har plukket noen stikkord som jeg vil at dere skal si noe om deres forhold til og hvordan det er relevant for Divest.

Julian Casablancas/The Strokes

Casablancas er vårt største musikalske forbilde, men vi er ikke så sikre på om vi vil møte fyren på ekte. Vi så The Strokes i 2011 på Hovefestivalen, og det står som en av de viktigste konsertene for oss. Også var vi så heldige å få varme opp for gitaristen Albert Hammond Jr da han besøkte Oslo i 2015.

Real Estate

Vi så også dem spille på Hovefestivalen. Hansa fikk god kontakt med bassisten etter at han ropte “I LOVE BASS!” et kvarter inn i konserten deres.

Phoenix

Et band vi ofte blir sammenlignet med og som vi ser veldig opp til. De så oss spille da vi gjorde en konsert på Slottsfjellfestivalen i 2013, men forlot rommet straks vi var ferdig. Godt mulig de ble skremt da Reite prøvde å snakke fransk med et av crewmedlemmene deres.

The Shins

Tar meg med rett tilbake til Cs-gaming med Henrik. Surf 4 life.

Attityde

Vi er veldig opptatt av å skape en relasjon med publikummet vårt når vi spiller live. Uansett hvor mange det er i rommet kjører vi full trøkk fra start.

Sprudlende / Boblende uttrykk

Kanskje det er følelsen vi har i kroppen når vi lager ting som skinner igjennom? Det er ihvertfall veldig stoka stemning når vi holder på!

Uanstrengt / Tilbakelent

Generell misforståelse av oss.

Identitetssøken

Noe man vanligvis må gjennom.

Catchy melodilinjer

Det viktigste.

Jangle pop

Hva er det?

Indie

Vi setter selvstendigheten i musikken vår høyt.

Plata slippes av Sellout! Music. Fortell litt om plateselskapet og deres forhold til labelen.

Vi ble kjent med Sellout da de signerte og ga ut musikken til Pelicat. Det er også verdt å nevne at mannen bak labelet, André, også er fra Moss! Han er ekstremt hjelpsom og vi jobber tett på med han.

Hva har vært høydepunktet så langt i karrieren som band?

Å gi ut debutalbumet vårt. Du kan tenke deg følelsen av å skrevet 500 låter og ikke være fornøyd med de. Det øyeblikket du klarer å samle 10 låter du elsker på en skive, det er stort!

Hvilke utfordringer står dere overfor som band?

Det er ikke til å stikke under en stol at 20-årene er en tid hvor veldig mye skjer. Rockeband-sounden er heller ikke det største her til lands, så vi håper jo at vi finner oss veien ut av dette lille landet på et tidspunkt!

Hvordan er musikkmiljøet i Moss og Rygge om dagen? Hvilke andre artister bør vi holde ørene åpne for?

Gutta i Vrengt har vært oppe i studioet vårt og spilt inn noen singler og en ny EP som kommer etter hvert! Det kan jo være at det er et yrende miljø blant ungdommen der, men den verdenen har vi ikke noe innblikk i dessverre.

Hvordan har dere blitt påvirket av nedstengningen av samfunnet og Covid-19-tiltakene?

Det er jo litt leit å ikke kunne promotere albumet vårt med konserter, men vi har jo fått jobbet veldig mye med nye ting. Når man spiller i band gjelder det å være mange steg foran seg selv, så du kan på en måte si det har hjulpet oss litt.

Kan dere til slutt velge ti låter som på et eller annet vis har hatt påvirkning på bandet og si litt om hva dere har fått ut av disse låtene.

Phoenix – 1901

Arcade Fire – Ready To Start

The Strokes – I Can’t Win

The Maccabees – Pelican

Interpol – Obstacle 1

Arctic Monkeys – Mardy Bum

Little Comets – Bridge Burn

The Kooks – Do You Wanna

Vampire Weekend – Oxford Comma

The Killers – When You Were Young

Alle disse låtene har vært avgjørende for musikken vi lager i dag. Alle låtene har slått oss i bakken, og truffet oss rett i hjerterota. De slutter aldri å imponere, inspirere og motivere.

 

Divest – Time Well Spent

 

Divest – If You Give It (Ferske spor uke 40/2020)

Divest – Passing Through (Ferske spor uke 40/2019)

Divest – Throw Me Off & Screenshot (Ferske spor uke 27/2019).

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

The High Water Marks – leken kraft-indie

$
0
0

– Jeg har en tendens til å dra låtene inn i dude-rock-retning en gang i blant og da er det fint å ha en partner som drar det i motsatt retning. En låt trenger ikke for mange arrangement eller fancy brekk. En låt trenger ikke 4-5 refreng kun fordi du har diktet opp en catchy melodi eller en setning du er fornøyd med, forklarer Per Ole Bratset, gitarist og vokalist samt halve den kreative kjernen i albumaktuelle The High Water Marks, som slipper albumet «Ecstasy Rhymes» på Minty Fresh og Wonderful & Strange Records 13. november.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: The High Water Marks (front) og Amanda Burford​

Albumet «Ecstasy Rhymes» av The High Water Marks er en herlig svirr av indiepop og rock slik du husker den fra tidlig 1990-tall da artister som Guided by Voices, Sebadoh, Dinosaur Jr., The New Pornographers, Grandaddy, Neutral Milk Hotel og The Apples in Stereo herjet indieklubbene. Kanskje ikke så rart når vi vet at en av de to hovedlåtskriverne i bandet er nettopp Hilarie Sidney fra Elephant 6 kollektivet og det sistnevnte bandet.

Musikken fungerer like bra i dag og kan da like gjerne kategoriseres sammen med artister som Soccer Mommy, Remember Sports, Charly Bliss eller The Beths. Vimsete, ekstatisk, melodidrevet pop som riffer og rocker der det behøves. Ny og gammelpsykedelia vevd sammen med energisk powerpop og utagerende indierock.

Vi overlater ordet til ekteparet Bratset som forteller om hvordan musikk ble til kjærlighet, studier av norsk litteratur, kreativt overskudd og den lange pausen bandet hadde før de reutga plata «Polar» i fjor.

Hilarie og Per Ole, når og hvordan oppdaget dere musikk og hva var det som fascinerte så sterkt med dette kulturuttrykket?

Hilarie: Jeg tror det at musikk alltid ble spilt i bakgrunnen fra jeg ble født var avgjørende. Mine foreldre elsket musikk fra The Beatles og The Beach Boys, til Irving Berlin, George Gershwin, og Hoagy Carmichael. Mine eldre søsken spilte også musikk hele tiden. De var mye eldre enn meg (13, 11 og 9 år). Min søster hørte på Deep Purple, Led Zeppelin og Black Sabbath. En bror lyttet til Devo, The Cars, The Beatles, og den andre broren min lyttet til Cat Stevens, Yes, Jethro Tull, Boston, det er det jeg kan huske. Så jeg ble eksponert for musikk hele tiden. Jeg vet ikke egentlig hva det var som gjorde at jeg ble så besatt av musikk. Kanskje fordi den alltid var der. Kanskje fordi den er en god stemningsskaper. Noe musikk passer når man er trist og noe annet når man er glad osv. Pluss, den kan hjelpe en til å endre perspektiv.

Per Ole: Jeg var uvitende om musikk til A-ha slo meg i hodet med den første skiva deres! For så vidt også Ola Uteligger. Men det var kanskje Kiss som virkelig fikk meg til å like rock da. Alt fra musikk til cover art, det var helt magisk!!!! Jeg ble hekta! Så gikk det slag i slag, til jeg endte med punkrock og indie på ungdomsskolen. Søstra mi likte mye av det samme og vi oppmuntret vel hverandre til å sjekke ut nye band og bestille skiver som vi satset på ville være like kule som vi håpet på. Husker jeg bestilte skiver på Wild Mind i Oslo basert på hva det stod om banda i katalogen deres. Det var hit and miss, men flest hits! Musikk kan ta deg med dit du vil. Det kan hjelpe deg å huske en spesiell følelse du assosierer med en viss tid f.eks.

Når begynte dere selv å spille og hva var det som gjorde at dere valgte de instrumentene som dere gjorde? Dere spiller jo i dag begge mange instrumenter, men hva startet det med?

Hilarie: Jeg spilte klarinett fra jeg var 9 til omtrent 13 år gammel i skoleorkesteret. Så begynte jeg med litt gitarspilling da jeg var 14. Jeg fikk noe grunnopplæring fra min brors kompis. Jeg valgte gitar fordi jeg var fascinert av gitarer og ville prøve selv. Jeg hadde også en venninne som hadde en, og en annen kamerat hadde keyboard. Vi skulle starte et band for å konkurrere med en gruppe gutter i klassen som hadde et band, men vi fant aldri ut at vi måtte stemme instrumentene likt. Så vi spilte det samme med med forskjellig stemte instrument. Så vi låt bare merkelig og vi ga opp etter en stund. Jeg kjøpte meg en skikkelig dårlig basstromme, skarptromme, high-hat og cymbal på en bruktbutikk da jeg var 19 for å spille i Von Hemmling med min venn Jim McIntyre. Jeg lærte meg noen veldig enkle grunnleggende rytmer fra den første Dream Syndicate EP-en, og brukte det. Vi spilte bare noise og eksperimentell musikk så jeg var ikke nødt til å holde en spesiell takt, og måtte heller ikke spille noe komplisert. Det handlet mer om lydene som vi fikk ut av ting.

Per Ole: Jeg begynte å spille bass på ungdomsskolen, men skiftet over siden Ola (Palermo) spilte bass også og jeg ville spille i band med han. Men merket jo fort at det var artig å dikte opp sanger på gitar. Så jeg lagde mange Dead Kennedys-ripoffs i slow motion. Tror egentlig ikke jeg er blitt flinkere siden den gang. Men kanskje litt flinkere til å skrive låter? Jeg spiller færrest instrumenter i bandet. Bare gitar og bass på meg. Litt keys. Litt misunnelse ute og går der gitt. Alle de andre spiller trommer også.

Har dere noe favorittgitar? I så fall hvilken og hvorfor? Hvor viktig er det med en spesifikk gitar, forsterker, pedal eller mikrofon for å få akkurat det lydbildet som dere ønsker?

Hilarie: Jeg foretrekker å holde ting enkelt. Jeg spiller nyere Gretsch gitarer (Electromatic) fordi de er billige å anskaffe, jeg liker hvordan de låter, og jeg liker virkelig følsomheten i de. Jeg har også en nyere forsterker som jeg skaffet meg i 2004, en Fender Hot Rod Deville. Jeg elsker lyden i den. Den har 4 ti-tommere, og jeg synes at den er ukomplisert å bruke. I store deler av 20-årene mine var jeg manisk opptatt av vintage utstyr, men nå vil jeg bare at det skal være til å stole på. Dessuten så var vintage utstyr ekstremt billig da, ettersom ingen ville ha det, men nå vil alle ha det og du må betale mye mer penger for å få tak i det. Det er hverken gøy eller tilfredsstillende. Jeg bruker i grunnen ikke så mange pedaler. Jeg har en tremolo pedal og en Big Muff triangle re-issue. Per Ole prøver alltid å få meg mer interessert i pedaler. Jeg bare liker å ha det avslappet og enkelt. Når det gjelder mikrofoner… benytter jeg for det meste en Røde NT-2 og en Audio Technica AT4033 som vi kjøpte for å lage den første Apples in Stereo-platen, for å ta opp oss selv.

Per Ole: Jeg spiller på samme gitaren som jeg kjøpte av søsteren min da jeg var 16 år gammel. Det er en Fender Jazzmaster fra Japan. Det er min favoritt! Jeg har et par andre også, men de er kun backup. Jeg er også avhengig av Marshall Shred master-pedalen min. Jeg har brukt en slik pedal siden jeg var 15, så jeg er et vanedyr ser det ut til. Også min Vox AC50 selvsagt. Jeg liker også veldig godt Rat-pedaler og den nyere Fuzz War av Death by Audio. Det meste jeg har av utstyr har jeg hatt veldig lenge. Mikrofoner har jeg ikke snøring på, men Hilarie har det!

For de som ikke har fått med seg det allerede, hvem er The High Water Marks?

Per Ole: Bandet har jo fra starten vært først og fremst Hilarie og meg. Og line-uppen har jo endret seg gjennom tidene. Men det betyr jo ikke at det er fullstendig diktatur heller. Jim Lindsay hadde jo en låt på «Polar og Logan Miller lagde en sang sammen med meg på «Ecstasy Rhymes». Samtidig så har Øystein æren for så mange fine arrangementer på den nye skiva, og at den i det hele tatt ble ferdig. Kanskje vi er et kollektiv? Ikke vet jeg.

Kan dere si noe om hvordan dere fikk bandnavnet, hva dere ville si med det og om forholdet til investeringsfond og høyvannsmerker?

Per Ole: Låta «High Water Marks» kom til før bandnavnet. Da vi var ferdig med den første skiva trengte vi et navn, og vi fikk panikk og oppkalte oss etter den ene låta. Det kunne vært verre, vi kunne kalt oss Slowhand, som også er en sang fra samme skive. Husker jeg leste i Uncut eller noe at «Blood on the Tracks» var et High Water Mark for Dylan, så jeg stjal tittelen der.

Hva er den største forskjellen mellom The High Water Marks musikalske tilnærming og bandkjemi i forhold til andre band dere er eller har vært med i som The Apples in Stereo, Palermo, Secret Square, Von Hemmling, The Minders?

Hilarie: Det er et kjempevanskelig spørsmål. Fra min side, så tror jeg at Secret Square og The High Water Marks har mest lignende musikalsk tilnærming siden begge består av to personer som har like stor del i bandets uttrykk og kreative input. Ingen som er bandleder eller noe sånt. I The Apples in Stereo hadde jeg mye å si kreativt, men ikke like mye som Robert (Schneider, journalistens kommentar). I The Minders så spilte jeg bare på et par ting, og Von Hemmling var for det mest Jim McIntyre. Jeg vet ikke hvordan tilnærmingen til Palermo skiller seg fra The High Water Marks.

 

Per Ole: Palermo var super-demokratisk. Vi hadde det så artig, men det var umulig å fortsette for meg siden jeg flyttet til USA. Mange av låtene i Palermo ble jammet frem sammen på øvingslokalet. Det er en prosess jeg ikke har prøvd siden. Det tar ganske lang tid og jeg er så utålmodig. Men jeg er glad for at Wonderful & Strange la ut Palermos samlede verker på strømmetjenester. Det er artig å høre tilbake på!

 

Man kan kanskje snakke om tre ulike versjoner av The High Water Marks; duoen Per Ole og Hilarie, det amerikanske bandet (med Jim Lindsay og Mike Snowden) og det norske bandet? Hva er de viktigste forskjellene mellom de ulike utgavene?

Hilarie: Når vi jobber sammen, bare vi to, så jobber vi kjapt, og er kanskje ikke så oppmerksomme på detaljer. Når vi arbeidet med Jim og Mike, så var det oss slik vi var etter å ha turnert «Songs About the Ocean». Vår nyeste line-up er oss, med større grad av en idé om hva vi vil ha, mer tid å gjøre det på, og mye innspill og bidrag fra alle.

Bandet hadde en veldig lang pause før dere nå kom sammen igjen. Fortell om det.

Hilarie: I slutten av 2005, fikk Per Ole og jeg vår sønn, Anders. Det var et travelt år! Etter det, syntes jeg det var hardt å dra på turné med The Apples in Stereo siden min eldste sønn Max begynte på barneskolen, og Anders var så bitteliten. Pluss at det var anspent på grunn av bruddet med Robert. Så, jeg sluttet i The Apples in Stereo. Det fungerte veldig bra, fordi når The Apples In Stereo turnerte, så var Per Ole og jeg der for Max. Per Ole og jeg hadde begge fulltidsjobber på Universitetet, og jeg satte meg på skolebenken igjen for å fullføre en grad. Det var vanskelig å finne tid til musikk når jeg var så opptatt. Men vi gjorde til slutt det, og vi begynte å spille inn, men ting tok en mørk vending med folka som vi spilte med, så vi ga det opp og lagde en bunke med demoer som ble utgitt som en samling på Jigsaw. Nå som vi bor i Norge, Anders går på ungdomsskolen og Max er på Universitetet, har vi masse tid til å lage musikk. Vi nyter fordelene av å bo i et åpnere samfunn, med rikelig med ferie, balanse mellom jobb og arbeid, ikke noe stress med helseforsikringer osv. Det gjorde det enklere å være kunstnerisk igjen. Vi har allerede påbegynt 8 sanger til en ny skive!

Kan dere fortelle om hverandres musikalske styrker og roller i The High Water Marks?

Hilarie Sidney, vokal, gitar, keyboard, Magnus orgel, trommer

Per Ole Bratset, vokal, gitar

Hilarie: Per Ole kan komme opp med de mest catchy melodier ut av luften. Du kan gi ham en grunnleggende akkordrekke, så lager han noe skikkelig fengende over det. Han er også veldig flink til å bygge videre på mine ideer og utvikle de videre til det bedre. Gitarmelodier også. Han synes å hente de to ut av lufta. Jeg aner ikke hvordan han får det til.

Per Ole: Hilarie er en utrolig god låtskriver! Hun skriver det meste av tekstene til bandet. Hun kan ofte komme opp med tre-fire låter på en kveld, men hun har temmelig høye standarder for hva som ender opp på skive. Hun er også en kjempeflink gitarist, selv om hun ikke mener det selv. Og selvsagt en sinnsyk trommis med et helt unikt sound. Jeg kan fortsatt ikke tro at jeg er i et band med henne!

Hilarie: Per Ole er en utrolig gitarist. Det var noe av det første som jeg merket meg da jeg hørte hans band, Palermo. Den fyren kan shredde! Haha. Men han har også et sinnsykt øre for melodi. Jeg elsker stemmen hans … Jeg synes han er en virkelig god sanger. Han kan også spille bass, orgel, osv. Han gjorde det bare ikke denne gangen siden vi hadde så mange andre som gjorde det. Jeg mener utvilsomt at Per Oles sanger er de beste.

Logan Miller, bass, gitar

Per Ole: Da vi besøkte Logan i Kentucky sommeren 2019, inviterte han oss til å ta opp et par låter sammen med han. Det ble ganske fort klart at det ble The High Water Marks. Logan passer inn som hånd i hanske. Det er Logan som må få æren for å ha dratt i gang denne skiva. Han skjønner musikken så godt. Vi bestemte oss for at han skulle spille bass, men han spiller også en god del gitar på «Ecstasy Rhymes» også. Også spiller han trommer på to av låtene.

Øystein Megård, trommer, backing vokal, mellotron, rhodes, wurlitzer, omnichord, farfisa CX3, keyboard, perkusjon, 12-strengs gitar, stylofon CF70

Per Ole: Vi hadde lyst til å spille et par konserter da vi re-utga «Polar». Øystein ga jo ut den skiva på Wonderful & Strange og sa han godt kunne prøve seg på trommer. Lite visste vi at han var sinnsykt flink. Han spilte jo alle de spinnville tromme-greiene fra «Polar» allerede på første øving! Vi var veldig gira for å si det mildt. Han er jo multiinstrumentalist da! Så til de grader. Det var Øystein som fikk orden på skiva vår og fikk den over målstreken. Han mikset jo hele greia også. Logan fikk startet skiva, Øystein avsluttet den.

Kan dere også si noe om valget av gjester og hva de har tilført til plata?

Jan Tore Megård, rytmegitar (også med i The Sideways og Soup. red.anm.)

Per Ole: Jan Tore er en sinnsykt artig fyr som vi har kjent lenge. Faktisk mye lengre enn Øystein (broren). I tillegg til å spille litt gitar på den nye skiva, er han i dag med og spiller live-bass sammen med oss!!! Men han kan jo spille hva som helst egentlig, Topp type!

Gunnhild Bratset, gitar

Per Ole: Søstra mi var med oss til USA. Hun hang sammen med oss da vi tok opp et par av låtene i studioet til Logan. Vi ville at hun skulle spille solo på en av de og det ble «Can You.» Gunnhild kan rippe skikkelig ‘a la J Mascis, selv om det er black metal som er sjangeren hennes. Hun spiller gitar i Enthral. Gunnhild har sinnsykt peiling på musikk og liker å fikse på gitarene våre som vi ikke visste trengte service.

Hunden Darwin, bjeffing

Hilarie: Darwin var Logans hund. Han var alltid med oss når vi spilte inn, og var på mange måter en del av innspillingen. Du kan høre ham bjeffe på «Ode to Lieutenant Glahn». Dessverre, så døde han kort tid etter at vi var der og spilte inn.

Hvorfor har dere valgt albumtittelen «Ecstasy Rhymes»/ ekstase rim og hva vil dere kommunisere med det?

Per Ole: «Ecstasy Rhymes» var navnet på en låt jeg skrev for Palermo. Jeg likte tittelen og brukte den igjen. Det er kanskje litt tribute til Spacemen 3 og deres «Ecstasy Symphony». Det kan også ses på som noe en kan kalle en samling låter som får en til å føle seg ekstatisk. Det var i alle fall en sinnsykt positiv opplevelse å lage denne skiva og vi håper det høres.

Ja, musikken deres kan være ganske ekstatisk og euforisk til tider.

Per Ole: Takk!

Noen av låtene; «Pepin Le Bref», «Pretending to be Loud», «Satellite», «Accidental on Purpose» og «Can You» var med på CD-en «Pretending to Be Loud» som kom i 2012 på plateselskapet Jigsaw Records. Da innspilt bare av Hilarie Sidney og Per Ole Bratset.

Hvorfor har dere valgt å spille inn disse på ny og hva er den viktigste forskjellen mellom de ulike versjonene?

Hilarie: Noen av disse låtene ville jeg virkelig at det skulle bli mer ut av enn det som de var, men vi ville bare få ut noen sanger. På mange måter en lettelse etter at vi var igjennom en vanskelig periode med noen av de folkene som vi prøvde å spille inn med. Så, planen min har alltid vært å gjøre de på ny om vi fikk sjansen til det.

Per Ole: «Pretending to Be Loud» er jo egentlig bare en samling med demoer. Vi ser ikke på den som en offisiell plate. Så vi følte definitivt at noen av de låtene behøvde et nytt liv.

Per Ole Bratset står for albumkunsten sammen med Logan Miller. Fortell om valget med å gjøre ting selv og tegningene til Per Ole.

Per Ole: Det var jo for å få kontinuitet med de to andre skivene egentlig. Jeg foreslo å bruke et bilde først, men de andre ville ha et cover som var i samme gate som de to andre skivene. Det er jo artig å lage noe som er litt interessant å se på mens du lytter. At du kan finne nye detaljer etter hvert. Jeg er ikke kjempefan av minimalisme. Det bør være litt psykedelisk! Det var jo helt sinnsykt at Logan er så god på design. Han limte alt sammen skikkelig bra! Logan driver til daglig Giant Robot Co. som trykker t-skjorter og alt annet. Han er et multitalent! I tillegg til layout på albumet stod han for fotoet på baksiden som er av fjellet ved huset vårt i Sunndal.

Alle låtene med unntak av «Some Like It Lukewarm» er skrevet av ekteparet Bratset (Hilarie og Per Ole). Hvordan er det kunstneriske samarbeidet dere i mellom?

Per Ole: Det er ikke så lett å si. De fleste av låtene skriver vi sammen, men ikke alle. Men samtidig er vi så inne i hverandres låter at det blir riktig å si at vi lager alt i samarbeid. Ingen av låtene hadde blitt som de er uten begges innflytelse. Jeg har en tendens til å dra låtene inn i dude-rock-retning en gang i blant og da er det fint å ha en partner som drar det i motsatt retning. En låt trenger ikke for mange arrangement eller fancy brekk. En låt trenger ikke 4-5 refreng kun fordi du har diktet opp en catchy melodi eller en setning du er fornøyd med.

Hva er fordelene og ulempene med å ha sin nærmeste som kunstnerisk samarbeidspartner også? Hvordan har det vært for de andre i bandet med to så tett sammenknyttede kjernepersoner?

Per Ole: Hvordan det har vært for de andre medlemmene er vanskelig å si. Men håper at vi er ok å jobbe med. Vi er jo enige om det meste musikalsk da! Jeg syns det er mest fordeler med å dele kunstnerisk visjon med sin nærmeste. Hadde Peter Criss hatt det samme, hadde han sluppet å skrevet «Beth».

Hva er det som kjennetegner Per Oles låter kontra Hilaries låter og vice versa?

Hilarie: Jeg synes at Per Oles er bedre. Men som han sier, vi jobber mye med hverandres ideer, så det kan være vanskelig å skille de fra hverandre i blant.

Per Ole: Hilarie sine er bedre! Men det flyter jo litt sammen også. Hun skriver deler av mine og jeg kan f.eks. skrive et refreng til en av hennes. Så det er litt vanskelig selv for oss å huske hvem som lagde hva. Jeg har mer en tendens til å overskrive en låt da Hilarie er bedre til å komme ned i essensen av hva en låt trenger.

Hilarie, hva er ditt forhold til Knut Hamsuns «Pan» og Løytnant Glahn og hva det var som fikk deg til å skrive en låt om ham?

Hilarie: Jeg begynte å studere med sosiologi som mitt hovedfag på skolen, men byttet til Norwegian Studies på The University of North Dakota. En av klassene mine var en undersøkelse av Hamsuns litteratur. Det var ett av mine favorittfag. Han var briljant, og det er så trist at han endte opp på gal side av historien. Jeg skrev om Glahn og hans kamp med tradisjonell maskulinitet i en forandringens tid. Glahn havner i trøbbel med sine altfor maskuline reaksjoner på Edvarda og hennes friere. Edvardas kjærlighet til legen gjør ham rasende på grunn av doktorens fysiske handikap. For meg er det veldig relevant til og med nå. Jeg er glad i hans karakter. Da vi skrev våre avslutningsavhandlinger, ble vi spurt om å gjøre noe kreativt også. Jeg valgte å skrive en sang om Løytnant Thomas Glahn.

Ryktene forteller at du også har skrevet en låt om Hedda Gabler. Hva er det som fascinerer deg ved den norske litterære kanon eventuelt Ibsen og Hamsun spesifikt? Har du andre norske favorittforfattere?

Hilarie: Jeg tok også litteraturundervisning om Ibsen. Ibsen var så spennende og forut for sin tid. Hans protagonister er så moderne, selv i dag. Det var samme opplegg som med Hamsun, så etter at vi hadde gjort slutteksamenene, ble vi spurt om å bidra med noe kunstnerisk og jeg skrev om Hedda Gabler. Ibsen og Hamsun er begge giganter i litteraturen. Jeg synes det er interessant og litt tragisk hvordan Hamsun ødela sitt ettermæle ved å være en tilhenger av Hitler. Han ville vært like feiret som Ibsen om det ikke var for det. Han var utrolig forut for sin tid. Det var de begge. Det er mange norske forfattere som jeg virkelig liker. Dag Solstad, Merethe Lindstrøm, Knausgård. Jeg holder på å lese boken «Vi er fem» av Matias Faldbakken og synes at det er en veldig morsom bok. Det er de som jeg kommer på her og nå, men jeg vet at det egentlig også er flere.

Nå har jeg samlet noen stikkord som jeg vil at dere skal si litt om deres forhold til.

Indierock

Hilarie: En del av min tidlige ungdom, og identitet. Litt på en sprø måte kanskje på grunn av måten vi startet Elephant 6 og hele vår hjemmelagde DIY (gjør det selv) estetikk.

Lo-fi

Hilarie: Samme som over egentlig. I begynnelsen benyttet The Apples in Stereo en fire-spors opptaker til å spille inn vår første EP. Vi ville at det skulle låte ambisiøst og frodig og Beach Boys-/Beatles-aktig samtidig som det var lo-fi av nødvendighet. Men du vet, tidlig Beatles og Beach Boys ble spilt inn med fire-spors opptaker. Riktignok et stort rørhjul til 4 spor med en fancy mixer konsoll. Det var vår tanke. Vi benyttet The Beatles’ innspillings-notatbok mye.

Per Ole: Definitivt det jeg hørte mest av på 90-tallet: Sebadoh, Guided by Voices, Pavement, Royal Trux osv….

Neo-psychedelia

Hilarie: Elsker psykedelia. Det er noe som jeg virkelig koser meg med, fra 1960-tallet til i dag.

Per Ole: Denne er ny for meg. Men tipper det er Tame Impala eller noe slikt?

Powerpop

Per Ole: Av en eller annen grunn tenker jeg Yum Yums her, men det er da ikke feil sikkert! Big Star?

Hilarie: Powerpop er gøy og sprer glede. Det er alltid gøy å sette på powerpop, eller å forsøke å lage en powerpop-sang når du er i dårlig humør.. haha.

Fuzz

Hilarie: En verden uten fuzz er en mindre spennende verden.

Per Ole: Jeg elsker Fuzz! Det høres bra ut på alt. Litt som audio-tabasco?

Harmonier

Hilarie: Vakkert tekstur, og noe som gjør låter bedre.

Godlynte, hjertevarme melodier

Hilarie: Noe som kan hjelpe på humøret og generelt skape gode følelser.

Musikalsk oppfinnsomhet

Hilarie: Noe mystisk, som man er heldig når man finner. Det er ansvarlig for den beste perioden i livet mitt.

Å se etter lyset i mørke

Hilarie: Å huske på at solen kommer tilbake. Å senke skuldrene, fortsette å stå på og forbli positive. Ikke grave seg ned i mørket. Spre positivitet så mye som du kan. Verden trenger det. Vi behøver det.

Per Ole: Viktig i mørketiden. Og viktig i tiden vi lever i. Å se etter positive ting i hverdagen. Det er blitt så normalisert å være barnslig og kjip. Få en surpromp til å smile tilbake!

Syd Barrett

Per Ole: Elsker den første Pink Floyd og solo-skivene til Barrett. Rart at Pink Floyd gikk fra noe av det mest eksperimentelle og interessante til blazer-rock og referanse-musikk for Hi-Fi.

The Apples in Stereo

Hilarie: Hvor jeg ble voksen og hvor jeg tilbragte årene fra jeg var 20 til 36 år gammel. Det som gjorde meg til den personen som jeg er i dag.

Elephant 6

Hilarie: Å realisere en drøm og en estetikk til noe håndfast.

«Songs About the Ocean» (2004)

Hilarie: Å være gira på samarbeid, beundre hverandres jobb, bli gode venner, bli forelsket og alt som følger med det.

Per Ole: Gode minner! Vi startet skiva som gode venner og avsluttet den som samboere!

Overfølsomhet / Angst

Hilarie: Jeg har mye angst og kan være overfølsom. Jeg sliter med depresjoner. Det går hånd i hånd, vil jeg tro. Men det kan være verdifullt i den kreative prosessen, om du klarer å balansere det og ikke la det tippe for mye over på noen side.

Platen er spilt inn i Milford Studio med noe tillegg i Dora, Pil og Pub, Sitt Eget Studio og Bratset Manor. Fortell om dette lokalet og selve innspillingsprosessen og hvordan rommet/rommene har preget det musikalske uttrykket som vi finner på plata.

Per Ole: Ingen av disse stedene er studio da. Milford Sound er et soverom, Dora, Pil og Pub er øvingslokalet vårt på Dora i Trondheim, Sitt Eget Studio er stua til Øystein og Bratset Manor er huset til Hilarie og meg. Så ingen av disse stedene er tradisjonelle steder å ta opp musikk. Men jeg syns at alle de forskjellige sporene fra de forskjellige lokasjonene hadde noe særegent og uperfekt ved seg som en kanskje ikke får i et sterilt studio. Hundebjeffing og barn som roper i bakgrunnen og slike ting. Det var en spesiell prosess. Hilarie og jeg tok opp sammen med både Logan og Øystein, men de to har aldri fysisk møttes. Men det funket så godt likevel. Vi hadde en band-chat for opptakene og en morgen våknet jeg og så at Logan og Øystein hadde vært oppe hele natten og diskutert trommelyd. Jeg er veldig glad jeg slapp den diskusjonen, hehe.. men det tydet på at dette fungerte og at det var veldig mye lidenskap involvert i dette prosjektet!

 

Albumet «Polar» som ble sluppet i 2007 på CD ble også gitt ut for første gang på vinyl i fjor. Fortell om det.

Per Ole: Det var en idé vi hadde da vi bestemte oss for å starte med band igjen. En måte å komme inn i det igjen. Øystein ville gi ut «Polar» på LP og få «Songs About the Ocean» ut på strømmetjenester. Vi var ganske fornøyde med «Polar» og følte den fortjente en vinylutgivelse.

Kan dere si litt om plateselskapene deres?

Wonderful & Strange Records

Per Ole: W&S blir drevet av Øystein og Jan Tore Megård. Vi likte jo labelen fra før siden de gir ut The Sideways som vi digger. I tillegg så gir de ut Kings of the Valley og Singing Swords. De gir ut en eksklusiv norsk utgave av «Ecstasy Rhymes» som kun kommer ut i Norge, da Minty Fresh har resten av verden.

Minty Fresh

Hilarie: Josh Bloom fra Fanatic Promotion, vår publisher for denne platen (og «Songs About the Ocean»), førte oss sammen med Minty Fresh. Jeg sendte ham rå-opptak, og slutt-masteren når vi var ferdige, og han kontaktet Minty Fresh fordi han mente de skulle passe bra for oss. Jeg har likt Minty Fresh helt tilbake til 1990-tallet da de ga ut Papas Fritas, som turnerte sammen med the Apples in Stereo.

Hvordan har dere blitt rammet av nedstengingen av samfunnet og Covid-19-tiltakene?

Hilarie: Jeg fant det veldig irriterende i starten. Jeg er astmatiker og får bronkitt og lungebetennelse ganske fort, så jeg ble redd. Men det verste var at Max ikke kunne komme hit fra USA. Like før nedstengningen var både jeg og Per Ole skikkelig influensasjuke. Nå undrer jeg om vi kan ha hatt Covid. Jeg hadde mange av symptomene. Jeg rev også av et leddbånd i tommelen og ventet på kirurgisk behandling, noe som var veldig usikkert i og med Covid. Å være hjemme var absolutt fint da. Jeg er ikke en veldig sosial person i utgangspunktet, så vi spilte inn musikk, leste og så på TV. Ganske som vanlig. Vi måtte jobbe hjemmefra på dagtid (aller mest Per Ole). Vi er begge så heldige å ha jobb i kommunen og ble ikke permittert eller noe sånt. Akkurat nå er min mor skikkelig sjuk av Covid og er lagt inn på sjukehus. Det er forferdelig å ikke kunne dra å besøke henne.

Kan dere til slutt velge 12 låter som på en eller annen måte har vært til inspirasjon for The High Water Marks.

Broadcast: America’s Boy

Umulig å ikke høre masse på Broadcast. Vakker musikk med perfekt lyd.

Neil Hagerty: Out of Reach

Vi hørte så mye på denne da den kom ut! Sangstemmen hans og gitarlyden, en klassiker som gikk helt under radaren. «Rockslide» fra samme skive også, helt sykt bra!

Guided by Voices: Huffman Prairie Flying Field

Den siste låta på det som skulle være den siste GBV. De lagde selvsagt mange flere plater, men om dette hadde vært svanesangen, hadde det vært den perfekte låta for noe slikt. Sinnsyk låt.

David Kilgour: Today Is Gonna Be Mine

David Kilgour fra The Clean. En perfekt poplåt med stor lyd!

Dinosaur Jr.: The Lung

Denne låta har alt! Den er livet! Fuzz, bråk, melodi, verdens beste solo… alt!

Royal Trux – The Spectre

Vi har alltid likt Royal Trux og særlig skiva «Cats & Dogs». Det er musikk fra en annen planet. Ingenting sitter liksom sammen, men alt passer sammen likevel. Svart magi!

Velvet Underground: White Light/White Heat

Rart at dette kom ut i 1968. Så mye vakkert bråk! Umulig å velge en låt fra denne skiva. Den henger så godt sammen som en helhet.

Camera Obscura: Let’s Get Out of This Country

Vakker pop, med litt ABBA-twist!Den har den litt empty dancehall-feelingen, som fungerer så utrolig bra med denne låta. Hele denne skiva er helt super!

Teenage Fanclub & Jad Fair: Love’s Taken Over

Så vakkert at det nesten gjør vondt. Så enkelt og perfekt!

ABBA: SOS

Monumental pop! Verdens beste roadtrip-låt. Skulle ønske vi kunne lagd noe slik!

The Beths: Great No One

Ganske nytt bekjentskap. Så bra! Skikkelig powerpop!!!!

Ty Segall: Feel

Så catchy at det er kriminelt! Utrolig fyr! Han er jo nesten like produktiv som Robert Pollard. Denne låta er fra «Manipulator» som er favoritt i Bratset-huset.

 

The High Water Marks – Polar (2007)

 

The High Water Marks – Songs About the Ocean (2004)

 

The High Water Marks – The Trouble With Friends (2020)

 

The High Water Marks – Award Show (2020)

 

The High Water Marks – Can You (2020)

 

The High Water Marks – Can You (Ferske spor uke 40/2020)

 

Her kan du søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

5 plater som har inspirert Boomerang Rapido

$
0
0

Oslo-rockerne Boomerang Rapido la i høst til side den amerikanske partyrocken for et øyeblikk og hentet frem sombreroen og bød på «Salsa Anarchy» i ti-tommers format på sitt eget Banditt Media. Fest og drikkeviser ble det likevel med piñata, salsa og tequila selv om musikken denne gangen er mer inspirert av The Pogues, Calexico eller Mariachi El Bronx enn rock’n’rollen fra debutalbumet «Rises Again» fra 2019.

Av: Jan-Olav Glette / Foto: Alice Asplund (front) og Hanna Aarrestad

Raske låter og melodisk øs er fremdeles en fellesnevner for det de holder på med.

Rudolf Blodstrupmoen tåler ikke å tape og gjør hva som helst for å vinne. I filmen «Flåklypa Grand Prix» spilte Blodstrupmoen «skurken» og var førstefører i racerbilen GT Boomerang Rapido (bygget etter «Spitfire»-prinsippet). Andrefører var den synske Mysil Bergsprekken, som med sine forutseende evner var en ideell andrefører.

Raske på den musikalske avtrekkeren er altså også gutta som utgjør bandet Boomerang Rapido. Nå har de latt seg inspirere av av Ennio Morricone, spaghettiwestern og meksikansk kultur.

«Salsa Anarchy» er en morsom og variert avstikker som setter seg godt etter noen runder på spilleren og anbefales som muntrasjonsråd når du trenger noe til å friske opp humøret eller vil invitere et band til å spille opp på din egen Dia De Los Muertos, fiesta, parranda, peda eller copas.​

 

Jørn:

Murder By Death – Red of Tooth and Claw


Denne skiva er et av mine absolutte favorittalbum, til tross for lunkne tilbakemeldinger fra både kritikere og fans. Den er et prakteksempel i historiefortelling, og handler om en mann på vei hjem fra krig. Denne skiva og boka «Red Meridian» av Cormac McCarthy var begge store inspirasjoner for meg da jeg skrev «Blood & Silver» til den siste EPen vår, og jeg kalte opp en av våre eldre låter, «Fuego!», etter låta med samme navn fra «Red of Tooth and Claw».

 

Gaute:

Katzenjammer – Le Pop


Katzenjammer var et band som alltid fascinerte meg. Alle spiller alt, og på så mange instrumenter som mulig. Likevel holder albumet en konsistent tone og et godt energinivå. Mest noterbart så oser alle låtene av en følelse av å ha det gøy mens man spiller musikk, noe som har gjort dem til en inspirasjonsskilde for våre egne sanger. Spesielt var det raske tempoet og vokalen på låten «To the Sea» til inspirasjon da jeg skrev utkastet til det som ble «Call for Hel»p.

 

Ole Frederik:

The Kinks – Kinda Kinks

En rushet og kritisert produksjon som jeg var overbevist om at hadde blitt utført med overlegg. Andrealbumet til The Kinks ble innspilt rett etter bandet hadde returnert fra sin Asiaturné, og den minimale tiden i studio førte til mikser ingen var særlig fornøyde med. Som kjent skal presset fra plateselskapet angivelig ha fått ut plata etter snaue to uker. At resultatet led av dette var noe jeg ikke var klar over før lenge etter jeg hadde blitt godt vant med den kanskje litt vel merkelige endringen i sound fra førsteplata. Det oppstrammede, musikalske uttrykket (som heller ikke holder seg konsekvent gjennom plata) var tydeligvis kun en følge av ressursbegrensing, og ikke et bevisst valg om å bevege seg i en ny retning. Det er viktig å merke seg at det ikke alltid kun er det mest gjennomtenkte som blir det avgjørende.

 

Knut:

Knutsen og Ludvigsen – Juba Juba


Dette var en av de første CD’ene jeg kan huske å ha fått som barn, sammen med Smurfehits 3. De smått absurde tekstene sammen med de catchy refrengene gjør dette til en skive som har satt sine spor hos meg og i min låtskriving.

 

Knut:

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Jeg vokste opp i et hjem hvor vi hørte mye på The Beatles. Sgt. Pepper viser fram et Beatles som klarer både less is more og more is more på samme skive, og hele albumet er en reise gjennom rock, jazz, indisk musikk og storband, for å nevne noe.
Honorable mention: Selv om den ikke er fra Sgt. Pepper, så var «Love Me Do» den første sangen jeg lærte meg å spille på gitar.

 

Boomerang Rapido. Foto: Hanna Aarrestad

 

 

 

 

5 plater som har inspirert

 

Korrupt (Marius Jahnsen) – 5 politiske platefavoritter

5 punkplater som alltid/fortsatt inspirerer Robert Hårstad i Forgetaboutit

5 låter som har inspirert

 

Her kan du søke etter og låne bl.a. musikk, noter, DVD’er og filmer i Deichmans katalog

Viewing all 2637 articles
Browse latest View live